“Creo que Lords
Of Black tiene algunos elementos progresivos pero muy destilados porque no
gustamos de exagerar las cosas innecesariamente, para nosotros la canción es
siempre lo primero.”
“Desde que bajé del avión tras el último concierto de Saratoga en México me puse a trabajar
en Lords Of Black. Ya entonces
sentía que Ronnie Romero era mi
compañero ideal, había experimentado junto a él una química excelente en el
concierto homenaje a Dio, sabía de
sus capacidades y registros.”
“Siempre seremos justos y agradecidos por lo que ha
supuesto que Ritchie Blackmore contara
con Ronnie, gracias a esta exposición
Lords Of Black hemos podido avanzar
en nuestro trabajo y objetivo más rápido que si no se hubiese dado esta
circunstancia.”
“No sabría decirte qué será lo próximo en Lords Of Black. Este grupo está
entrando en el panorama internacional y lo mejor es que no te puedo decir cuál puede
ser el futuro del grupo, porque ahora mismo no hay límites.”
“Lo más importante de Saratoga es que la música que hicimos estuvo muy bien y aguantará
el paso del tiempo mucho mejor que otras de sus épocas. Me entregué al grupo y
a los fans al cien por cien. En mis siete años dentro del grupo siempre noté
muchísimo cariño por parte de los fans.”
“Me siento muy orgulloso de conservar verdadera
amistad con gente como JoeyTafolla, Andy
Timmons o John Petrucci. Son
personas muy buenas en lo suyo, muy profundas e inteligentes, con mucha energía
creativa; no hay nada de personalidades tóxicas y envidiosas ahí.”
“Siento una especial atracción por estos personajes
que a la vez son trágicos, gente muy artística y con mucho talento pero también
con sus propios demonios internos y en parte me siento identificado. Componer y
escribir me ayuda de alguna manera a entenderme, expresarme; es una catarsis,
sin duda.”
“La gente no compra discos porque se los descarga
gratuitamente. Hemos vestido todo esto de una falsa legalidad que no es cierta.
Por un lado están los que directamente se bajan el disco gratis, pero luego
tenemos esas plataformas digitales que en realidad le dejan al músico un
porcentaje de beneficio sobre su obra ridículo.”
Recientemente tuvimos la oportunidad de entrevistar a uno de los
guitarristas más de actualidad dentro del panorama del Rock en España. Tony
Hernando tuvo la amabilidad de compartir parte de su tiempo con nosotros en
una interesantísima y extensa charla en la que abordamos toda la rabiosa
actualidad del grupo Lords Of Black
y la inminente gira europea que les llevará durante este mes de Diciembre por las
principales capitales del viejo continente en lo que será su primer tour fuera
de nuestro país como cabezas de cartel. También repasamos su reciente
gira como invitado especial de Axel Rudi
Pell o la participación en el festival japonés Loud Park, así como todos los entresijos de la formación de este
grupo mano a mano con el cantante Ronnie
Romero.
Además Tony nos comentó
todo su recorrido musical, desde los inicios en Salamanca hasta hoy, pasando
por sus discos en solitario, su proyecto de Guitar Fest acompañado por músicos de primerísimo nivel o su
estancia en Saratoga. También nos
explicó sus opiniones e inquietudes artísticas y personales dentro del
complicado entramado actual de la música. Os dejamos con una completa
entrevista a uno de los artistas más interesantes y con más proyección
internacional del Rock en nuestro
país. Todo un caballero… y Señor de la
Oscuridad.
LORDS OF BLACK.
- Queremos comenzar la
entrevista por vuestra actualidad más inmediata. En Diciembre comenzáis una
segunda gira por Europa, la primera vez que lo hacéis como cabezas de cartel.
Hace unos meses realizasteis vuestra primera gira europea como Lords Of Black como artistas invitados
de Axel Rudi Pell el pasado
Septiembre ¿Qué tal ha resultado la experiencia, las actuaciones y la respuesta
del público?
Absolutamente encantados
con la experiencia. La respuesta del público ha sido increíble, haciendo incluso
que agotáramos todo nuestro merchandise.
En el plano profesional y personal también ha sido fantástica, pudiendo
relacionarte y aprender de un grupo tan profesional y de tanta trayectoria como
es el de Axel Rudi Pell.
- Axel Rudi Pell es un músico con una importante reputación en Centro
Europa. ¿Cómo surgió la posibilidad de girar con Axel?
Al propio Axel le gusta mucho la banda y, como
fan enorme de Ritchie Blackmore que
es, estaba muy al tanto de Ronnie y
de nosotros. Sabía que podríamos ser unos invitados ideales para su gira, para
hacerla más atractiva y mejorar sus propios números; y así ha sido. Sin duda
una gira muy provechosa para todos y una experiencia que no olvidaremos, el
trato profesional y personal que se nos ha dado ha sido de primera.
- Supongo que cada
concierto con Pell habrá sido
especial, pero ¿recuerdas algún show en particular con especial intensidad?
Todos fueron muy
especiales y diferentes, si bien se me viene rápidamente a la mente los
conciertos de Ludwisgburg, Bochum o Vienna.
- Axel Rudi Pell lleva un grupo que tira de espaldas, con músicos de
la talla de Bobby Rondinelli o Johnny Gioeli. ¿Cómo fue la relación y
la convivencia de todos durante la gira?
Desde el primer día fue
estupenda. Estuvieron pendientes de nosotros en todo momento de manera muy
sincera y cordial, haciéndonos saber que podríamos contar con cualquier cosa
que necesitáramos de ellos; pasando los días en la gira y yendo todo tan bien,
la confianza entre todos fue pasando a ser de auténtica camaradería, pudimos
compartir muchas anécdotas y experiencias en los múltiples ratos que
compartíamos.
- Cada grupo tocaba su set.
¿Hubo algún momento en el que colaboraseis o realizaseis alguna jam con los otros músicos?
Si, en el último show en
Nuremberg nos invitó a subir al escenario al final de su show para hacer “Long Live Rock’n’Roll”. Fue realmente
divertido.
Tony Hernando y Axel Rudi Pell.
- Lords Of Black también habéis participado en el prestigioso
festival japonés Loud Park,
compartiendo escenario con grandes bandas como Masterplan, Queensryche, Dokken, Whitesnake, Uli Jon Roth o Scorpions. ¿Qué sensaciones
experimentaste tocando en un festival de estas características?
Sin duda uno de los
momentos más especiales que hayamos tenido Lords
Of Black y seguro uno de los momentos cumbre como profesional o a nivel
individual para cada uno de nosotros. Que un festival tan selecto y prestigioso
como Loud Park cuente con nosotros
es muy importante y dice mucho. El show en sí fue corto e intenso y no olvidaré
nunca la reacción de bienvenida de los fans japoneses desde el primer momento,
tampoco cuando tuvimos un montón de encuentros y firmas allí en el recinto o en
el hotel donde nos esperaban ansiosamente. También fue muy gratificante compartir
momentos y charlas entre camerinos y backstage
con grupos tan legendarios como Dokken,
Armored Saint o Scorpions entre
otros. Inolvidable.
- ¿Era la primera vez que
visitabas Japón? Es un país en el que el Hard
Rock siempre ha tenido un seguimiento y un peso específico muy importante.
¿Qué te parece la cultura asiática y su relación con el Rock duro?
Si, era mi primera vez en
Japón y quedé absolutamente enamorado de todo. Ya suponía que así sería por lo
informado que siempre estuve sobre ese país, pero superó mis expectativas en
términos de profesionalidad y seriedad en todo. Se respiraba respeto y
educación; algo que debería ser lo normal y general en el mundo, pero que sin
embargo no es así. Debido a esa idiosincrasia tan especial del país nipón es
normal que su gusto y atención por el Rock
sea tan importante y, en particular, que defiendan tanto estilos y artistas que
sean más técnicos y virtuosos; eso es algo que ellos respetan y admiran como
extensión o reflejo de lo que ellos son y hacen cotidianamente, siempre aspiran
a hacer las cosas lo mejor posible. Aspirar a la excelencia, no a la
mediocridad.
- Suponemos que realizar
una gira fuera de nuestras fronteras implica una infinidad de cuestiones, tanto
logísticas como humanas, que se plantean en el día a día. ¿Hay alguna anécdota
o situación curiosa que os haya acontecido y que te apetezca comentarnos?
Si, como bien dices la
gente puede no llegar a imaginar la cantidad de esfuerzo y trabajo previo que
requiere hacer realidad este tipo de cosas, todo ello con meses y meses de antelación.
Y tienes razón, anécdotas curiosas y divertidas –aunque algunas no tanto- están
a la orden del día. Necesitaría un libro para contarlas.
- Finalmente, hace muy poco
habéis estado también en el festival Frontiers
Metal Festival en Milán, auspiciado por vuestro propio sello Frontiers Records, antes de iniciar
vuestra propia gira europea como cabezas de cartel. ¿Cómo fue dicho festival en
Italia?
Otra gran experiencia a
todos los niveles. Poder estar junto a todo el staff de nuestro sello Frontiers
y hablar de presente y futuro, compartir escenario con bandas tan increíbles
como las que había fue algo fenomenal. Otro show que disfrutamos muchísimo y que
es importante para volver en un futuro a Italia con un show más largo y completo.
- Como hemos comentado
antes, iniciáis en Diciembre vuestra primera gira europea como cabezas de
cartel, el Merciless Over Europe.
Tenéis la posibilidad de presentar vuestro repertorio sin limitaciones de
tiempo. ¿Nos puedes contar algo de lo que tengáis preparado para ese tramo de
la gira?
Bueno, obviamente podremos
hacer un show cercano a las dos horas, con lo mejor de nuestro repertorio y probar
algunas sorpresas nuevas. Tocaremos por primera vez en Reino Unido, en muchas
de las ciudades más emblemáticas, además de otras fechas en centro Europa pero
en sitios diferentes a los visitados en la gira de Septiembre. Lo cierto es que
estamos deseando ampliar todo el territorio en Europa donde presentarnos.
Lords Of Black.
- Ahora me gustaría que nos
contases a todos los lectores de Púrpura
Chess el proceso de formación del Lords
Of Black. ¿Cómo surgió lo de contar con Ronnie Romero a la voz?
Lo cierto es que desde que
bajé del avión tras el último concierto de Saratoga
en México en Noviembre de 2013 me puse a trabajar en este nuevo proyecto. Tenía
la idea de varios cantantes en ciernes para probar, incluso algunas sugerencias
de Roland Grapow, al que ya le había
comunicado la idea de montar este grupo y contar con su ayuda para la
producción y mezclas. Ya entonces sentía que Ronnie Romero era mi compañero ideal, había experimentado junto a
él una química excelente en el concierto homenaje a Dio y sabía de sus capacidades y registros, pero no sabía si estaba
libre de compromisos o siquiera dispuesto a empezar de cero algo tan ambicioso.
No sabía si sus proyectos o colaboraciones seguían en marcha y, por supuesto,
no quería meterme en medio de nada de ello. Fue el propio Ronnie el que me llamó para comentarme que sabía que yo ya había
salido de Saratoga y me dijo que él
ya no estaba con ningún grupo en ese momento, así pues nos reunimos de
inmediato para ver cómo darle forma a un grupo propio hecho por y para nosotros
dos.
- Conectasteis en vuestras
perspectivas desde el primer momento.
Cierto. Le presenté el nombre
que tenía para el grupo y le encantó. Me hizo mucha ilusión que ambos nos
sintiésemos identificados con el nombre y la idea del grupo. Empezamos a quedar
en mi casa para tocar y practicar sobre riffs e ideas que tenía, quería ver
cuáles eran sus registros de voz y timbres preferidos. Cuando empiezas a tocar
con otra persona en esto de la música al principio es difícil, no conoces al
otro de nada y te tienes que entender a un nivel muy profundo. No se trata de
conocerse superficialmente para tomar una caña, hay que abrirse a un nivel
personal para poder crear música. Lo cierto es que fuimos muy productivos, en
apenas mes y medio ya teníamos el grueso de las demos del disco preparadas; fue
hacia las Navidades y lo cierto es que trabajamos a destajo y casi diariamente.
- ¿Y con Andy C?
Precisamente por Navidades ya
tenía convencido a Andy, no hacía ni
dos meses de haber tocado juntos por última vez y creo que era bueno que
hubiera un poco de distancia y espacio para presentarle la idea y ver si tenía
ganas de hacer algo así. No le dije el nombre del grupo en aquel momento pero
le presenté algunas de las demos iniciales que ya tenía y le gustó mucho la
orientación de las mismas. Me enseñó sus ideas poco después y empecé a trabajar
en las letras y melodías que les podían venir bien. Ya teníamos claro que yo
iba a asumir la labor de productor del grupo y se trataba de aglutinar todo el
material disponible para ir trabajando y dándole forma.
- Entonces el grupo se puso a
rodar.
Comencé a mandarle demos a Roland Grapow y alucinó. Le gustaba
mucho el material y me dijo que había acertado de lleno con el cantante.
- ¿Por qué el nombre de Lords Of Black? ¿Te sientes atraído por
la estética oscura, tipo Gótico/Romántico
o cosas así?
Tenía el nombre registrado
tiempo atrás en secreto absoluto. No lo sabía nadie, ni siquiera la gente muy
cercana a mí. Tenía varios borradores en mente, buscaba un nombre que sonase
rockero, no necesariamente oscuro pero sí épico, con algo de enigma y con
clase. Las palabras por separado me parecen bonitas y curiosamente resultó que,
siendo una combinación aparentemente fácil, no estaba registrada por nadie ni
como un título de libro, película, vídeo juego ni nada por el estilo. No podía
dejar escapar esta oportunidad y lo registré cuanto antes. Afortunadamente a Ronnie le gustó inmediatamente cuando
se lo presenté. Me parecía muy importante que se sintiese cómodo con el nombre,
empezar desde el principio los dos en sintonía total con el concepto artístico
en el que íbamos a trabajar.
Ronnie Romero y Tony Hernando.
- Prácticamente anunciado el
grupo sacasteis vuestro primer disco. ¿Estaban los temas compuestos de antemano
o los trabajasteis una vez formados?
Como te comenté antes,
empezamos trabajando ideas Ronnie y
yo, afortunadamente se creó una química especial entre nosotros. En poco más de
un mes trabajando frenéticamente teníamos la mayoría del disco, a falta de
letras finales y algunas de las nuevas ideas que tenía en marcha Andy. Luego quedaba todo el tema de
pulir y dar la forma definitiva a esos temas antes de entrar al estudio de
grabación. Aunque todo fue muy rápido, el proceso estuvo muy pensado y
trabajado.
Mantuve el proyecto y todo el
trabajo lo más en secreto que pude porque no quería alimentar especulaciones ni
recibir comentarios o intentos de influencias por parte de nadie, ni prensa, ni
fans, ni discográficas posibles; quería presentar el grupo, el nombre, los
componentes y algunos adelantos audio visuales de golpe. Solo Roland Grapow era el único que estaba
obviamente al tanto de todo y como co-productor, opinaba y aconsejaba.
- ¿Estaba el grupo completo en
esos primeros días de Enero de trabajo y producción?
Casi, nos faltó el bajista
hasta que prácticamente lanzamos el vídeo de presentación. En este disco
trabajé con Roland Grapow grabando
guitarras y bajos de modo simultáneo, por lo que me hice cargo de ello. En esta
fase de la producción hice arreglos y grabé partes con otros instrumentos. Andy ya estaba plenamente integrado
trabajando en los temas con nosotros pero ninguno de los tres teníamos en mente
a nadie para el puesto de bajista, tampoco queríamos anunciar audiciones porque
trastocaría el plan de llevarlo todo en secreto. Buscamos una persona dentro de
un círculo muy reducido y hablamos con Víctor
Durán, un antiguo alumno mío que estaba ampliando sus miras más allá de la
guitarra, incluyendo el bajo y otras miras en el terreno de la grabación. Al
proponerle que probara se mostró muy ilusionado con el proyecto. Parecía la
elección obvia por cercanía y potencial pero, según avanzaba la banda y con
ello las exigencias y presiones a mayor nivel, se fue desgastando la relación y
decidió dejarlo.
- Vuestra presentación a los
medios nos pilló a todos un poco por sorpresa.
Presentamos una especie de teaser, un adelanto con un par de trozos
de canciones, antes de presentar un vídeo completo y después lanzar el disco
propiamente dicho. Todo esto sucedió en el margen de un mes, entre Abril y Mayo
aproximadamente, y creo que pilló a todo el mundo por sorpresa pero de manera
positiva; los músicos que nos habíamos juntado para montar el grupo y los
sonidos que presentábamos llamaron mucho la atención. Nada de especulaciones,
el pack completo para que puedas sacar tu propia opinión.
- El disco constituyó un
agradable soplo de aire fresco dentro de nuestro panorama musical. Tras la intro se inicia con el tema que da
nombre al grupo “Lords Of Black”.
¿Queríais que esta canción fuese algo así como vuestra tarjeta de presentación?
Presentamos un disco con un concepto
musical que teníamos muy claro, digamos que es Metal moderno de influencias clásicas; la esencia armónica y
melódica puede recordarte a grupos clásicos como Rainbow, Dio o Whitesnake. El
tándem clásico de vocalista-guitarrista que hacemos Ronnie y yo está inspirado en los tándem clásicos de super vocalista
junto a “guitar hero”, todo ello aderezado por una producción y sonidos
modernos. En ese aspecto, por la co-producción con Roland Grapow y por el tipo de afinaciones, podrías encontrar
similitudes en grupos como Masterplan,
Pretty Maids o Symphony X,
aunque fijándose un poco uno puede ver detalles de nuestras influencias de
grupos como Journey o Queen; siempre bajo nuestro propio
prisma. Al final nos sale una mezcla de lo que nos gusta porque es lo que hemos
mamado, aunque teníamos claro que queríamos tener un sonido actual.
En cuanto al tema “Lords of black”, es un buen tema de apertura,
conciso y directo. Tiene una letra a modo de resumen o presentación del
concepto detrás de “Lords Of Black”,
digamos una especie de sociedad secreta de superhéroes haciendo el bien pero desde
las sombras -como los héroes de Marvel
al estilo de Batman o Darevedil-, no sabes muy bien quienes
son ni si tienen una doble vida pero son como esas personas anónimas que nos
rebelamos contra las cosas que están mal en el sistema o en la civilización
actual; esos son para mí los verdaderos héroes, los que logran verdaderos
triunfos día a día. Me resulta importante mantener una integridad y una forma
de pensar que sea genuina y humana, muchas de las cosas que veo ahí fuera me
parecen amorales y, como en el mundo actual muchas veces parece que todo es
gris, pues me gusta jugar con esa parte de ficción-realidad.
- Canciones como “Nothing left to fear” o “Too
close to the edge” ofrecen ese equilibrio melódico frente a la contundencia
o potencia de vuestra música. ¿Os pareció interesante encontrar un balance
adecuado entre potencia, virtuosismo y melodía?
Nos sale de manera natural por
unos determinados elementos que tenemos: La voz de Ronnie es muy melódica, mi forma de tocar la guitarra está basada
en riffs y solos muy melódicos puesto que vengo de la escuela de guitarristas
que aunque muy técnicos siempre tenían un importante componente melódico. Por
otro lado Andy no es un batería al
uso, es también pianista y un músico muy completo, por lo que aporta también
esa vertiente melódica. Se juntan elementos de fuerza, sonido y técnica junto a
una faceta melódica que hacía tiempo que no se veía de esta forma y sentimos que
se echaba de menos. Grupos como Queensryche
o Savatage integraban el piano
clásico en su música, piensa que el Hammond
o el sintetizador se ha usado mucho en el Rock pero el piano como tal no tanto. El piano, pese a ser un
instrumento de sonoridad tan limpia, hace una mezcla muy original con la
densidad de la guitarra y eso creo que nos da un lado muy original a Lords Of Black.
- Desde luego que llama la
atención vuestra propuesta musical.
Creo que fuera mucha gente se
dio cuenta de ello desde el inicio, aunque aquí también estamos consiguiendo un
importante núcleo de fans que valoran nuestra propuesta, pese a que no sea lo
que normalmente se ha hecho por aquí. No
creo que se nos pueda considerar como Metal
Progresivo, ni Power como tal; creo
que Lords Of Black tiene algunos
elementos progresivos pero muy destilados porque no gustamos de exagerar las
cosas innecesariamente, para nosotros la canción es siempre lo primero.
- Es saludable que salgan
grupos como el vuestro, con una propuesta diferente. Ahora estáis teniendo una
impronta que hace que todo el mundo esté muy pendiente de vuestros pasos.
Estáis en el punto de mira.
Estar en el punto de mira nos
da mucha responsabilidad de cara a prensa y fans. Se nos exige cada vez más y
es normal, para este segundo disco había un nivel de expectativas alto y
supongo que de cara al tercero pasará algo similar. No tenemos problema, todos
en el grupo asumimos ese reto con ilusión y con el deseo de seguir superándonos
una y otra vez. Todo esto nos hace mejorar.
- “When everything is gone” es una canción especial para vosotros, la
usáis para cerrar antes de los bises en los conciertos. Un tema denso y
complejo. Cuéntanos algo más sobre este tema.
La tocamos siempre que disponemos
de tiempo de actuación suficiente, es un tema de más de nueve minutos y cuando
actuamos en un festival o de invitados de otros grupos el tiempo es limitado y
hay que tenerlo en cuenta para elaborar el set
list adecuado en cada ocasión. En nuestros propios shows tratamos de tocar
esta canción porque pienso que es clave para nosotros, pasa por distintas fases
y tiene un poco de todo lo que nos representa. Es un tema muy especial para mí,
incluso cuando lo compusimos se fue haciendo así mismo de manera muy rápida. Me
emocioné mucho cuando acabamos de grabarla y escuché que todos en el grupo
habíamos conseguido llevar ese tema hasta dónde me había imaginado cuando
compuse su estructura básica, todos aportamos desde nuestro terreno para lograr
ese resultado final.
- Realizasteis vuestros
primeros conciertos de presentación aquí en España, tanto con vuestro
repertorio completo en algunas citas, como invitados de grupos de la talla de Unisonic o Gotthard. ¿Qué tal resultó esta primera experiencia de directo?
Fantástica. No nos
precipitamos para las dar nuestras primeras actuaciones de directo, no se
trataba de tocar enseguida y en cualquier sitio. Nos preparamos concienzudamente
en el local, sonábamos muy sólidos y engrasados cuando realizamos nuestros
primeros shows en vivo, meses después de haber editado el disco. Asumimos que
tendríamos que auto editar el primer disco si queríamos mantener todo el
proyecto en secreto y, al margen de influencias, sabíamos del sacrificio que
supondría, Una vez hecho el
“producto” había que presentarlo a nivel
nacional e internacional para ver si tenía interés discográfico y de agencias
de contratación. El disco y sus respectivos dossiers llegaron a gente de
compañías internacionales que empezaron a interesarse y preguntar por el grupo
a los medios especializados. Empezamos a trabajar con agentes cercanos al
organigrama de algunas bandas europeas muy importantes y esto nos permitió
realizar actuaciones abriendo para alguno de estos grupos. La incógnita era
saber cómo reaccionaría el público con nosotros y nos agradó mucho comprobar
que conectaron enseguida con nuestras canciones, esto nos dio mucha confianza y
nos influenció de algún modo a la hora de componer los temas del segundo disco,
buscando una vertiente más de directo. Nos ofrecieron abrir para Gotthard y posteriormente para Unisonic y Helloween, abrir para estos grupos era todo un reto. Recuerdo que
en el primer concierto con Gotthard
en Bilbao, tras los típicos nervios del inicio, salió todo muy bien y fue muy
reconfortante que músicos tan experimentados como ellos nos felicitasen de tal
modo. Me llamó la atención que alucinasen al enterarse de que éramos de España,
no me gusta tomármelo como un halago porque podría resultar ofensivo para mí
mismo y para mis compañeros de otros grupos, pero es desgraciadamente
significativo. Aquí tenemos grupos como Ángelus
Apátrida que lo están haciendo fenomenal y están consiguiendo salir fuera
de nuestras fronteras. De cualquier modo, todo lo que sirva para que en
diversos campos, Ángelus en el Thrash o Lords Of Black en un campo más melódico, podamos animar a otros grupos a que intenten
salir fuera, bienvenido sea.
También realizamos unas
cuantas actuaciones nosotros solos con el repertorio completo, buscando
obviamente madurar el grupo y la verdad es que los conciertos fueron muy bien, creo
que fuimos logrando una base de fans muy leales. Pienso que ese feedback de los directos tuvo bastante
que ver en la forma de componer el segundo disco, prácticamente sin darnos
cuenta ni pensar mucho en ello, pero pienso que tuvo su influencia. Ya por
entonces varias compañías estaban
mostrando interés en la banda y algunas nos pidieron adelantos en demo de las
nuevas canciones.
- Es curioso lo que
experimenta el público cuando el grupo toca sus canciones en directo. Muchas
veces el músico piensa que ha grabado algo que va a conectar con el público de
inmediato y luego resulta que no es así mientras que otros temas a los que no
se les había dado tanta importancia son los que enganchan más con la audiencia.
Nunca sabes lo que pasará.
Siempre intuí que iba a pasar algo con “Nothing
left to fear” o “When everything is
gone”, aunque nunca pensé en la relevancia que iban a adquirir temas como “Out of the dark” o “Man from beyond”
del primer disco. Del segundo disco una de mis favoritas es “Insane” y sin embargo todavía no la
hemos presentado en directo o como single. Por otro lado cuando compuse “Ghost of you” no pensé que iba a tener
la repercusión que está obteniendo.
- ¿Os sentisteis apoyados por
la prensa nacional con vuestro primer disco?
En líneas generales sí,
aunque hubo algunas excepciones negativas que me sorprendieron mucho. Algunos
medios entendieron la propuesta de la banda y la calidad desde el principio y
no impusieron condiciones o criterios absurdos para entrar en sus publicaciones,
mientras que otros nos cerraron la puerta en las narices como se suele decir.
- El mercado del Rock duro en España no deja de ser
pequeño y esto puede influir en la postura de los medios de comunicación
imperantes.
A veces se puede llegar al
extremo de la manipulación, algunos pretenden marcar el camino por el que
tienen que pasar los grupos, les guste o no, para que puedan ser publicitados.
Aunque pienso que al final lo importante es la calidad de tu producto, si un
grupo tiene muy buena música que ofrecer, tarde o temprano acabará saliendo.
- Muchas veces se pierde la
perspectiva, todos los medios de comunicación realizamos una labor importante,
pero aquí el fundamental es el músico. Esto es algo que tenemos muy claro en
nuestro club de fans.
Puede que a veces
determinados segmentos de todo el organigrama del negocio musical hayan perdido
la perspectiva, se hayan pensado que son más poderosos de lo que realmente son
y se hayan comportado de manera dañina a veces. Antiguamente se hablaba mucho
de poder de las casas discográficas o los management
en el sentido negativo de tiranía con los propios artistas, la prensa solía ser
un aliado natural del artista y de su espíritu de rebelión; sin embargo,
desaparecidas prácticamente las discográficas -o por lo menos su papel en el
panorama musical como tales, convertidas casi en meras distribuidoras- la situación deja prácticamente con todo el
esfuerzo económico de la promoción al propio grupo y los medios han pasado a
adoptar otros roles o papeles donde la situación en muchos casos se convierte
en…perversa.
- No cabe duda que los músicos
sois los que hacéis todo esto posible.
Gracias por decirlo, porque
hace mucho que no oía esto. Me gustaría pensar que todo esto de lo que estamos
hablando tiene sentido a partir de la propia música: sin música y sin
músicos…ya sabes.
- Recientemente habéis
publicado vuestro segundo disco, titulado “II”.
El salto cualitativo con este segundo disco me parece espectacular. Desde el
inicio con “Merciless” le dais una
vuelta más a ese sonido poderoso y melódico a la vez. ¿Buscabais esa mezcla,
ese determinado tipo de sonido?
Queríamos destilar un poco el
sonido, sin hacerlo más sencillo tratamos de hacer que llegase al oyente de un
modo más inmediato, pero nos salió de forma natural, la reacción del público en
nuestros conciertos supongo que nos predispuso en esa dirección de algún modo.
- ¿En qué momento decidisteis
que teníais los temas adecuado y que había que grabar?
Estábamos algo frustrados
porque teníamos las canciones pero no recibíamos luz verde de ninguna de las
compañías que estaban interesadas en nosotros. Nuestros contactos con ellas
eran a base de terceros y nunca acababas de tener claro si la información
circulaba de manera clara. Volvimos a valorar auto editarlo nosotros mismos y
tampoco hubiese pasado nada, ciertamente. Ya teníamos quince o dieciséis
canciones completadas dentro de las veintiuna o veintidós demos con las que
trabajamos, además se me ocurrió la idea de añadir unas versiones de los grupos
que más nos habían marcado. Al grupo le pareció bien y nos metimos en la
grabación de una obra que iba a estar compuesta por catorce o quince temas
originales más cuatro versiones, eso es mucho tiempo y dinero de grabación sin
saber a ciencia cierta qué salida iba a tener. Pero bueno, como te digo, nos
metimos en el estudio dispuestos a terminar lo que habíamos empezado -ya sin Víctor con nosotros, por lo que me
tocaba volver a encargarme del bajo también- y con la corazonada de que habría
una respuesta positiva por parte de alguna de las discográficas interesadas. Quizá
al ver el producto final completo, mezclado y masterizado junto a la portada –fantástica,
al igual que lo fue la primera- reaccionarían más rápido y apostarían por
nosotros. Fue entonces cuando surgió la llamada de Ritchie Blackmore a Ronnie
para ver la posibilidad de contar con él en una vuelta al Rock con el nombre de Rainbow
de nuevo. Esto sería sin duda un as en la
manga para nosotros una vez el anuncio oficial se hiciera en Octubre.
Sabíamos que semejante noticia haría reaccionar a esas discográficas y así fue,
junto a unas cuantas más, jaja.
- Con Ronnie en la nueva formación de Rainbow de Ritchie Blackmore
la situación de Lords Of Black
adquiría una nueva dimensión.
Totalmente, Blackmore anunció a Ronnie como cantante en Octubre de 2015
y aunque teníamos grabado el segundo disco no nos arriesgamos a anunciar una
fecha de salida hasta ver cómo se concretaban las negociaciones con las
compañías interesadas; de todos modos, publicamos un teaser de adelanto simplemente para que la gente supiese que el
disco estaba finalizado pero a falta de una fecha de edición oficial.
- ¿Le pidió Ritchie a Ronnie que le mandase algunas demos cantadas por él?
Claro, antes de invitarle a
conocerse y de alguna manera audicionar en persona, Ritchie le pidió unas demos muy concretas para ver en lo posible
todo el carácter y potencial de su voz, así que le ayudé a presentar unas demos
muy completas que creo que son fantásticas, con su voz totalmente cruda y clara
sin efectos sobre mi guitarra.
- ¿Qué temas componían esa
demo?
Si no recuerdo mal hicimos “Long live Rock n Roll”, “Man on the silver
mountain”, “Mistreated” o “Perfect
strangers” entre otras, también algunos trozos específicos de otras
canciones y además quisimos añadir por gusto propio “Eyes of the world” o “Black
Masquerade”; es que adoramos cualquiera de sus canciones, la verdad.
- ¿De qué fechas estamos
hablando más o menos? Siempre hasta dónde nos puedas decir, claro.
Digamos que todo esto fue
durante verano, obviamente se nos pidió discreción absoluta y todo se mantuvo en
secreto hasta que Blackmore lo hizo público.
- ¿Ronnie y el resto de vosotros teníais claro desde el primer momento
que se podían compatibilizar los dos grupos?
Podría ser una situación
difícil y de doble doble filo si lo hubiéramos enfocado mal o si hubiera habido
líos legales o participación de terceros con intereses egoístas, pero
afortunadamente buscamos la parte positiva de todo e intentar compatibilizar
intereses y agendas. Yo, como amigo y compañero de grupo, me sentía en la
obligación de desearle todo lo mejor a Ronnie.
Montamos Lords Of Black juntos e
hicimos muchos sacrificios, pasamos situaciones muy difíciles y este cambio de
situación podría traer muchas alegrías a todos, así que nos centramos en
enfocar todo de manera positiva y de “sumar” en todos los sentidos.
- Supongo que cuando
finalmente comprobasteis que se podía compatibilizar todo la sensación en el
grupo sería de satisfacción.
Muy contentos y ansiosos por
saber el momento en el que se anunciase el grupo definitivo que acompañaría a Ritchie en sus conciertos. Piensa que
la reacción iba a ser a nivel mundial y sabíamos que en cuanto se supiese el
nombre del cantante todo el mundo iba a poner los ojos sobre Ronnie y Lords Of Black. Desde el primer día de ese anuncio se multiplicaron
las visitas de nuestros videos en Youtube
y nuestra tienda online no daba abasto
atendiendo pedidos de todas las partes del mundo. Por otro lado, las compañías
discográficas que llevaban meses pensándose fichar al grupo, de repente lo
tenían claro, hasta la fecha de salida del disco y todo, jaja. Incluso otras con
las que no habíamos hablado nos ofrecieron contratos igualando o mejorando lo
que ya teníamos. Nos sorprendió muchísimo la rapidez con la que tenían todos
los planes trazados de cara a fechas de lanzamiento del disco y otra serie de
cosas e ideas siempre muy respetuosas con las ideas, concepto y estilo del
grupo. Nos gustó más el plan y actitud de Frontiers
finalmente y en tres o cuatro días nos entendimos perfectamente con ellos.
- ¿Piensas que el anuncio de
la llamada de Ritchie a Ronnie acabó disparando todo?
Fue determinante, pero eso no
quiere decir que solo se debiese a esto. Había ya dos discos hechos y mucho
trabajo adelantado, una banda que tiene un producto de calidad y que puede seguir
creciendo a un nivel superior. Si se hubieran fijado en nosotros y solo
hubieran visto un cantante decente con una banda y canciones malas nada de esto
habría sucedido. Comprobaron que se trataba de un cantante fantástico en un
grupo fenomenal con grandes canciones y sonido.
- Esto cambia toda vuestra
proyección internacional.
Lo cambia todo. Siempre
seremos justos y agradecidos por lo que ha supuesto que Ritchie Blackmore contara con Ronnie
y gracias a esta exposición Lords Of
Black hemos podido avanzar en nuestro trabajo y objetivo más rápido que si
no se hubiese dado esta circunstancia. Nuestra intención era que nos viesen
fuera, sabíamos que lo que teníamos era muy bueno y si nos veían fuera les iba
a gustar. De otro modo igual hubiésemos necesitado tres o cuatro discos, o
igual no hubiésemos aguantado tanto sacrificio sin premio, quien sabe.
- ¿Grabasteis el disco
sabiendo ya lo de Ronnie con Ritchie?
Lo teníamos prácticamente
grabado salvo algunos detalles y mezclas finales. Una vez firmado el contrato
con Frontiers nos dimos prisa por
acabar las mezclas finales Roland Grapow,
ya que Frontiers había anunciado una
fecha de salida para Japón del 1 de Marzo y para el resto del mundo el 18 de Marzo. Lo único que desechó Frontiers fue la idea de lanzar un disco
doble como originalmente nosotros queríamos con todos los extras y versiones, porque
para ellos era como un disco debut a nivel internacional y podía desconcertar a
la gente tanto material. Los temas que no entraron y las covers las repartieron en distintos formatos: la versión de “Lady of the lake”, la de “Innuendo” y la versión alternativa de “Insane”
fueron para la edición japonesa, en el resto del mundo salió solo “Lady of the lake”, mientras que en formato
digital pusieron a la venta “Innuendo”.
Estamos aún pendientes de saber como y cuando saldrán el resto de temas extra.
- ¿De qué canciones hablamos?
“When nothing was wrong”, “The Maker and the
Storm”, canciones originales nuestras, más las versiones de Anthrax “Only” y de Bruce Dickinson “Tears of the dragon”. Supongo que podría haber una nueva versión doble en
plan Tour Edition o puede que los vayan
lanzando en diferentes promociones digitales.
- El primer single y video de
este “II” fue “Everything you’re not”. ¿Por qué os decantasteis por esta canción?
Siempre es difícil elegir un
primer single, y muchas veces es mejor decantarse por un tema que aunque no sea
tu propio favorito tenga ciertos elementos o represente de manera directa el
concepto del grupo y disco de forma más directa y que pueda llegar a la primera
a un público más general. Muchas veces mis temas favoritos de un disco suelen
ser los menos comerciales. Si me preguntas que single hubiera yo elegido del
disco “Rising” de Rainbow te diría que el tema “Stargazer”, pero supongo que lo suyo
era algo más sencillo como “Tarot woman”
o “Run with the Wolf”. Aquí nos
pasaba algo parecido, de todos los temas potenciales como single hemos escogido
un tema más directo o comercial, si quieres llamarlo así, como puede ser “Everything you’re not” y por otro lado
una canción más potente y cañera como “Merciless”,
de este modo cubrimos las dos facetas.
Lords Of Black: "Everything you're not". Vídeo oficial.
- Otro tema muy especial, al
que le habéis dado cobertura de vídeo, es “Cry
no more”. Dedicada a Phil Lynott.
¿Cómo decidisteis realizar este tributo? ¿Qué opinas de la figura de Phil Lynott?
Es el tercer single y el
tercer vídeo clip publicado del disco. Lo escogimos nosotros. Es un tributo a
la figura de Phil Lynott pero
llevado hasta un punto más allá con la concepción del clip que rinde tributo a
este mito y cuyo guion tuve el placer de elaborar junto a Ronnie, incluyendo la actuación de alguien que hiciese de Lynott en sí mismo y todo eso. Me dejé
llevar y busqué un cierto guiño a las canciones de Phil, con ese Swing y
ese atresillado clásico, aunque con el
propio toque de nuestro grupo. La letra habla de este personaje, querido y
malinterpretado muchas veces, que nos dejó demasiado pronto. Al grupo le gustó
mucho el tema, es ideal para la voz de Ronnie
y sus tesituras.
En cuanto a la figura de Phil, te puedo decir que soy el más fan
de Thin Lizzy de los cuatro. Soy un
seguidor acérrimo de Phil Lynott,
todos sus guitarristas han hecho escuela de un modo u otro. Phil, pese a ser bajista, era el
cantante y letrista con más carisma y talento de toda su generación y desde
luego uno de esos nacidos para ser Rock Star al estilo de figuras como Freddy Mercury o el propio Ritchie Blackmore,
gente que tiene ese carisma especial y que parecen nacidos para ello. Por otro
lado, siento una especial atracción por estos personajes que a la vez son
trágicos, gente muy artística y con mucho talento pero también con sus propios
demonios internos y en parte me siento identificado, de hecho las letras del
grupo son más autobiográficas de lo que se pudieras pensar a primera vista. Componer
y escribir me ayuda de alguna manera a entenderme, expresarme; es una catarsis,
sin duda.
- Pienso que no es solo una
manera interesante de canalizar esos sentimientos, sino que es un estado ideal
para la creación artística.
Supongo que hay gente que
canaliza sus demonios internos de manera negativa, otros intentamos que no nos
destruyan y lo intentamos canalizar de un modo positivo y artístico; y si le
puede gustar a la gente, mejor. Resulta maravilloso que puedas componer un tema
que para ti signifique mostrar tu interior y que alguien ahí fuera que no te
conoce lo interprete, lo haga suyo y sienta que signifique algo también para
él. Es algo increíble.
Lords Of Black: "Cry no more". Vídeo oficial.
- ¿Qué importancia tienen para
ti las letras dentro del concepto global de la canción?
Igual de importante que los
demás elementos. Primero la música tiene que ser lo suficientemente
interesante, enérgica y compleja para que me haga sentir de verdad; luego busco las letras tengan algo de
profundidad, magnetismo, imaginación, misterio e inconcreción. Aunque no me gustan
las cosas negativas o blasfemas, se puede ser denso y oscuro pero de un modo
positivo.
- Antes nos has hablado del
tema “Insane”, otro potencial
single. Además hay una versión extra solo con el piano. ¿Por qué dos versiones?
Desde el principio Ronnie y yo estábamos enamorados de esta
canción, nos parecía que era una composición de categoría, con unos arreglos y detalles
de gran profundidad, mucho más próxima a la forma de composiciones de grupos
como Foreigner o Journey; es decir, palabras mayores jaja.
Roland
Grapow también estaba loco con este tema en su versión demo, aunque para mi
gusto la canción acabó de una forma diferente a como yo había imaginado. Mientras
la grabábamos se nos ocurrió hacer alguna toma en acústico pero luego fui
haciendo otros arreglos con Víctor Díez,
un pianista y músico de sesión con el que suelo trabajar y sugirió algunos
cambios que le dieron un toque muy especial; por supuesto, Ronnie tendría que re interpretar la canción por completo, dándole
un carácter más íntimo y directo. Realmente quedó genial, habrá gente que
prefiera una u otra versión, lo cuál está bien. Esta versión a piano de “Insane” se decidió finalmente como uno
de los “extras” exclusivos de la edición japonesa.
Tony Hernando y Roland Grapow.
- Hay otro tema sobre el que
te quería preguntar, sin duda es lo que más me ha impactado del disco y me
impresionó desde la primera escucha. Te hablo de “Tears I will be”, un single perfecto. ¿Cómo surgió esta canción y
qué quieres expresar con ella?
Resulta la favorita de mucha
gente y es otra de mis preferidas también. Ese piano tan nostálgico y dramático
es especial. La voz de Ronnie es
espectacular en este tema, las diferentes fases del verso, el puente y el
estribillo están en tonos distintos y Ronnie
llega a unos registros y caracteres muy dispares. También me parece que tiene
uno de los solos de guitarra más bonitos de todos los que he hecho. Me encanta
ese tema.
Lords Of Black: "Tears I will be".
- ¿Qué tipo de evolución
observas entre el primer disco de Lords
of Black y este segundo?
En cuanto al sonido son
similares porque la producción y el estilo de sonido de Roland lo iguala todo bastante, hay una continuidad en ese sentido
que está bien. Seguro que seguiremos evolucionando y eso se notará más entre el
primero y el tercero que entre primero y segundo o segundo y tercero. Ahora,
los temas de “II” están algo más
destilados y van más “al grano”, por decirlo de algún modo; eso no quiere decir
que sean mejores ni peores. Como me gusta llevar algo la contraria, cuando un
periodista me dice que el segundo le gusta más que el primero le digo que el
primero es mejor y viceversa jaja. En realidad pienso que ambos son muy buenos
y con sus características particulares, tal vez el segundo esté más en boca de
todos porque es la novedad y además está teniendo una mayor exposición
internacional, pero sería injusto dejar que el primer disco pasase
desapercibido teniendo canciones como “Nothing
left to fear”, “Forgive or Forget” o “When everything is gone”, que son un
tipo de temas que no están en el segundo.
- Cada disco tiene su propia
personalidad.
Si, son momentos diferentes
en tu vida personal y artística y no tiene mucho sentido tratar de replicar un
trallazo como “Nothing left to fear”.
Es de esas canciones que solo te salen una vez, si la intentas repetir no te
saldrá mejor, así que siempre es más razonable hacer algo nuevo y diferente.
- ¿Tienes noticias de la
respuesta que pueda estar teniendo este segundo disco más allá de nuestras
fronteras?
Todo el feedback que nos llega, ya sea directo a través de los fans como de
los medios y los reportes regulares por parte de nuestra compañía son muy
positivos.
- Habéis presentado el disco
en Madrid, Barcelona y otras ciudades españolas, además de participar en
algunos festivales como Leyendas y Ripollet. ¿Cómo resultaron estas
actuaciones?
Si, primero presentamos el
disco oficialmente con sendos conciertos completos en Bilbao, Madrid y
Barcelona. Posteriormente, ya en verano, estuvimos presentes en el festival Leyendas del Rock y el Ripollet Rock, ambos fueron
experiencias fantásticas por resultado, reacción de público. Obviamente en
estos festivales tienes un tiempo más limitado y debes ir al grano, se deben
quedar fuera canciones como “Ghost of
you” o “Everything is gone”
porque no hay tiempo. Nos encantó tocar en el Festival Leyendas del Rock y sentir todo ese ambiente, además es un festival
en el que tuve la suerte de tocar años anteriores con Saratoga y he podido ver cómo ha ido creciendo y evolucionando
hasta llegar a ser la referencia que es a día de hoy en cuanto a festivales de Rock en España. Por otro lado, un
festival como el de Ripollet es todo
un ejemplo también de cómo con trabajo e ilusión un colectivo va año tras año
configurando un festival con grupos interesantes que no suelen ser los
habituales en los festivales de siempre. En este caso tocamos junto a Myrath y Firewind y fue una gran experiencia, además de que sentimos mucho
cariño y seguimiento por parte del público de Barcelona.
- ¿Cómo os arregláis para
escoger el repertorio? ¿Es una cuestión interna, alguien lleva la voz cantante?
Es un aspecto que siempre
estudié de los grupos que seguía, incluso desde pequeño, y me preguntaba el
porqué de tocar unos temas u otros y del propio orden escogido. Normalmente
suelo presentar el repertorio y el orden más adecuado según la situación, pero
terminamos de definirlo entre todos. Siempre es más difícil cuando tenemos
menos tiempo de actuación, por ejemplo esos festivales o la gira con Axel Rudi Pell conllevan una limitación
de tiempo que te obliga a exprimirte pensando en la mejor combinación de
canciones para que suene todo bien, presentes tus mejores bazas y el público
disfrute.
INICIOS. INFLUENCIAS.
- Si te parece, ahora vamos a
retroceder al principio de tu recorrido en el mundo de la música. ¿Cuál es tu
primer recuerdo musical? ¿Cuándo decidiste que te querías dedicar a la música?
Mi primer recuerdo
trascendente en cuanto a música fue sin duda a través de la Música Clásica,
aunque mis primer interés artístico fue el dibujo y la pintura, con la que me
desenvolvía bastante bien. Tuve la suerte de crecer en una familia donde las
cuestiones culturales o intelectuales eran bienvenidas y favorecidas por encima
de otros valores más superficiales. Nos gustaba la Música, la Ciencia, la Historia
y otras manifestaciones culturales. He sido muy afortunado en ese sentido, tuve
el caldo de cultivo necesario para alimentar la imaginación y sentir el deseo
de hacer cosas diferentes, sin ponerme límites… recuerdo mirar absorto los
cuadros de Mapas mundiales que había por casa y pensar en lo inmenso e
interesante que podría ser el mundo, más allá de mi barrio o mi Salamanca.
Siempre tuve deseos de salir y conocer otras gentes, lugares y culturas. Cuando descubrí la Música Clásica fue como una revelación,
una llamada, como si formase parte de tu ser o de tu propio ADN. No me valía
solo con disfrutarla, sentía la necesidad de entenderla hasta un nivel tan
profundo que te empuja a convertirte en músico para poder entender mejor la
música que escuchas o incluso para poder interpretarla o crearla. Gracias al
conservatorio y con mis hermanas tuve la suerte de disfrutar de este tipo de
música. Desde el principio fue consciente que la música con detalles más
complejos y virtuosos me llamaba mucho más la atención, me estimulaba mucho la
imaginación y las inquietudes. Más allá de la clásica ya había escuchado música
Pop y tradicional española, pero
nunca me atrajo ni me interesó demasiado; hasta que un día escuché Hard Rock por la radio y enseguida noté
un paralelismo con la Clásica, en
términos de intensidad y dramatismo. Empecé a escuchar esa épica en las
melodías de Deep Purple o Rainbow, Dio, Ozzy y me quedé
sorprendido, estos grupos hacían una música que se llamada Hard Rock, Heavy Metal y
me resultaba muy próxima a la Clásica.
Fue “amor a primera escucha” y, como se suele decir, aquello fue el principio
del fin. Sentía que esta música tenía que ver con mi carácter, incluso todo el
aspecto visual me llamaba la atención, toda esa imagen rebelde y peligrosa me
atraía y me estimulaba.
- ¿Qué canciones o discos
fueron los primeros que te llamaron especialmente la atención?
Cuando escuché por primera
vez el tema “Mr. Crowley” de Ozzy con Randy Rhoads aluciné. Era la quintaesencia de un guitarrista de Rock con tintes Neoclásicos. No se me olvidará jamás la primera vez que escuché la
intro de Don Airey y todo ese
dramatismo de la canción con los solos de Randy.
Igualmente me pasó con Rainbow. Cuando escuché el disco “Rising” fue algo revelador, con esos
temas profundos y rompedores como “Stargazer”
o “Gates of Babylon” del disco “Long Live Rock n Roll”. Y el empujón definitivo para que me decidiese
a tocar la guitarra se produjo cuando escuché a Yngwie Malmsteen y a Dio
en solitario. El disco “The Last In
Line” de Dio lo cambió todo, ahí
conocí a Vivian Campbell, antes de
saber que era como un Gary Moore con
esteroides. Más tarde, cuando escuché el disco “Dirty Fingers” de Moore,
me di cuenta de que prácticamente todo lo que toca Campbell en esos primeros años lo sacó de ahí.
También quiero incluir aquí a
los Barón Rojo clásicos, la mejor
banda que haya habido jamás cantando Hard
Rock en castellano. La formación clásica se encontraba a otro nivel con
respecto a los demás grupos del país por entonces. Discos como “Volumen Brutal” o “En Un Lugar De La Marcha” eran como religión para mí, me conocía
toda la música y las letras de las canciones. Creo que ningún otro grupo ha
conseguido llegar a ese nivel aunando Hard
Rock con las letras en castellano haciéndolo tan bien, elegante y nada
ordinario. Son y han sido los mejores en este sentido.
- Estoy completamente de
acuerdo contigo. Con respecto a “Mr.
Crowley”, al que te has referido antes. ¿Qué versión escuchaste? ¿El
directo o la del primer disco?
Fue la del primer disco
oficial en estudio. Recuerdo que compré el vinilo con mis ahorros de meses y,
aunque la primera cara me gustó mucho, fue al pasar a la cara B cuando escuché
esa canción y fue un momento revelador y especial.
- ¿Qué tipo de música te
siguió interesando tras estos primeros momentos en el transcurso de los
siguientes años?
A partir de esos primeros
momentos abres la “Caja de Pandora” y te sumerges de lleno en ello. Recuerdo
juntarme con los mayores del colegio, los malotes,
que te empiezan a pasar cassettes de grupos como Iron Maiden o Accept,
entre otros y resulta el principio del fin. Te das cuenta de que el mundo del Rock y del Heavy es muy amplio y apasionante. Cuando empiezo a tocar la
guitarra me doy cuenta de que soy capaz de entender esa música y tocarla,
comienzo con los primeros riffs de canciones de Ozzy, Maiden o Judas Priest
, no paro de adentrarme más y más en Yngwie
o Gary Moore en la distancia pero
todavía sin atreverme siquiera a intentar tocar sus temas, te hablo de cuando
tenía trece o catorce años. Suponía que debía cimentar una buena base con esos
grupos de Hard Rock hasta que
compruebo que puedo tocar las canciones más progresivas de Iron Maiden, de ahí salto a Queensryche
y otros grupos similares hasta que aprendo la primera canción de Joe Satriani. En ese momento la cosa ya
se pone seria, pienso que tengo unas ciertas aptitudes y que es el momento de
buscar ayuda y guía por profesores o guitarristas más experimentados, ya que
hasta ese entonces todo lo había adquirido de modo autodidacta. Aunque estaba
en el conservatorio con la guitarra clásica todo era un mundo completamente
aparte y muy cerrado, que no me daba respuesta a mis inquietudes de cara a ser
un guitarrista que pudiera improvisar, componer su propio material, etc.
Un tiempo después empecé a
estudiar en Madrid en el I.M.T., una
escuela nueva en aquel entonces fundada por Chema Vílchez quien traía en parte la metodología del G.I.T. de Los Angeles, donde ya soñaba
con ir algún día. Recuerdo que ese santuario llamado G.I.T. lo descubrí en el artículo de una revista de Metal Hammer del año 88 u 89 donde
decía algo así como “la escuela de los virtuosos de la guitarra...con
profesores como Paul Gilbert”; fue como un shock, en ese
momento sabía que de algún modo tendría que ir a estudiar a esa escuela de Los
Angeles. Mientras tanto, el I.M.T.
estaba más enfocado al Jazz y Fusion, algo que me vino genial pues no conocía nada de aquello y
era increíblemente técnico en todos los aspectos. Ahí empecé a interesarme
muchísimo por guitarristas como Alan
Holdsworth o Scott Henderson.
- Entonces tenías claro que
debías abandonar Salamanca para seguir avanzando en tu formación e inquietudes
musicales.
Sí. En Salamanca había una
generación de guitarristas muy buenos, no te hablo de uno ni dos sino de un
número importante pero, aunque había gente muy buena y con talento, el circuito
era muy cerrado. Nos relacionábamos solo entre nosotros y no parecía que
hubiese opciones ni perspectivas de salir de allí. Se trataba básicamente de un
problema cultural y de tradición, algo que sabía que tenía que romper saliendo
fuera de allí. Tenía esos sueños de viajar y conocer. Mis padres nunca me
cortaron las alas, aunque es cierto que tenían los lógicos miedos que pueden
generar estas situaciones.
- Eso es muy importante.
Sí, pero no lo tuve nada
fácil, lo cual me ha ayudado a forjar una gran fuerza de voluntad y
determinación. Pude vivir experiencias y lograr cosas impensables para un
chaval de Salamanca: grabar ese primer disco o tocar con músicos tan brillantes
sin que fuera por simple golpe de talonario fueron cosas que logré paso a paso,
con tesón y determinación.
- ¿Qué recuerdos tienes de tu
primera guitarra?
Al principio no tenía ni
guitarra eléctrica y tocaba todo con la clásica. Por suerte uno de mis mejores
amigos tenía por aquel entonces varias, unos buenos modelos de Fender, Gibson e Ibanez que me dejaba, y
pasaba todo el tiempo que podía en su casa, tocándolas como si fuesen mías.
Después pude comprar una primera guitarra gracias a sacar buenas notas al final
de curso. Esto se parece completamente al tema de Barón Rojo “Chicos del Rock” cuando Sherpa canta aquello de “comprará
la guitarra a escondidas”; era totalmente mi caso, jajaja. Una guitarra
baratita pero bien equipada y con una pinta estupenda, algo muy importante para
nosotros en aquella de la época donde todo tenía además un componente muy
visual y llamativo. Ya después conseguí ahorrar lo suficiente para una guitarra
ya de cierto nivel, una Ibanez 550,
que realmente usé y abusé durante muchos años y aún la conservo aunque casi
nunca la toque.
- Fue entonces cuando te
fuiste a estudiar a Los Ángeles. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia?
¿Cómo se materializó?
Lo tuve en mente durante
muchos años y era el paso lógico para mi formación, sabía que allí tendría
verdaderas respuestas a mis inquietudes y dudas por parte de verdaderos
guitarristas experimentados y de éxito en el mundo real, no en el mundo
amateur. Fue difícil a nivel personal y familiar dar ese paso porque solo a través
de la responsabilidad, los estudios y las buenas notas podría tener el apoyo en
casa; una cosa es que a mis padres le pareciese bien que disfrutara de la
música pero otra cosa muy diferente era decirles que pensaba dedicar mi vida a
ello. No sabían muy bien cómo manejar aquello, en esos años había mucho
desconocimiento e ignorancia con respecto al Rock duro y todo esto genera miedo y desconfianza. Aunque
finalmente, una vez vieron que llevaba una verdadera dedicación y estaba
completamente determinado a lograr mis objetivos a cabo y empezaron a llegar tanto
los resultados como el reconocimiento, comenzaron a entenderlo.
- ¿Cómo fue tu experiencia en
Los Angeles como estudiante?
Mis planes no eran solo
matricularme y sacar uno de los títulos de la escuela, de hecho escogí
programas específicos que incluían varios profesores privados y que eran
bastante más caros; pero para mí la asistencia a las clases era en el fondo una
excusa para poder estar viviendo en Los Angeles, que era el lugar dónde estaban
la mayoría de guitarristas que admiraba. Pensaba que podría conseguir clases
privadas con algunos de ellos, pero hablamos de la época en la que no había
internet y la información era mucho más difícil de conseguir. Conseguir un
teléfono era complicadísimo, tenías que tener los contactos adecuados, moverte
por los clubs y tiendas de música dónde quizá podrías encontrar a algún
mánager, alumno o amigo que conociese a otro amigo y así. El caso es que acabé
consiguiendo bastantes de esos contactos, logré el teléfono de Tony McAlpine, de Joey Tafolla o de Derek
Sherinian entre otros y conseguí que algunos me diesen clases privadas y
grupales. Fueron de verdad estas experiencias las que cambiaron mi mente y mi
forma de tocar. Hasta ese momento había aprendido por mi cuenta y pensaba que
tenía un cierto nivel, pero desconocía cuanta diferencia había entre esos
guitarristas americanos -la mayoría de la del sello de Mike Varney con discos grabados- frente a todos los amateurs que
teníamos aspiraciones. La diferencia era abismal, no solo en cuanto a técnica
sino en todo lo referente a visión musical y artística, incluso con los músicos
europeos. Ahora esta distancia es menor, muchos de los que hemos ido a estudiar
allí hemos traído estas ideas a las nuevas generaciones. También está internet
que permite acceder mediante canales como Youtube a toda una información a la
que solo se podía llegar antes de una manera presencial. Desgraciadamente
Youtube es más impersonal, todo el mundo aprende lo mismo y no hay interacción.
- Las clases personales tienen
otro talante.
Desde luego, se genera una
relación entre el profesor y el alumno como persona. Puedes incluso intimar y
generar un lenguaje distinto. He estado sentado frente a frente con músicos
como Joey Tafolla, Derek Sherinian,
Brett Garsed, Scott Henderson o Frank
Gambale entre otros y te aseguro
que es todo muy distinto. Hay interacción, incluso puedes acabar alcanzando
hasta una amistad como me pasó con algunos de ellos. Se transmite de maestro a
alumno toda una mentalidad más allá de la técnica para tocar un instrumento. Me
siento muy orgulloso de conservar verdadera amistad años y años después con
gente como JoeyTafolla, Andy Timmons o John Petrucci. Son personas muy buenas
en lo suyo, muy profundas e inteligentes, con mucha energía creativa; no hay nada
de personalidades tóxicas y envidiosas ahí. Me contagiaron muchas cosas, entre
ellas el respeto que se tienen entre ellos, nunca hablan mal entre sí, se
ayudan y no hay envidias ni otras cosas que se ven mucho en la escena de aquí.
Pienso que muchas veces esto ocurre por desconocimiento, viajar te permite
conocer otras formas, otras culturas y te abre la mente. Viajar me ha hecho ser
más respetuoso con otras personas y colectivos. Siempre va a haber alguien que
sepa más que tú de algo y, en lugar de enfadarte o negarlo, tienes que
aprovechar y aprender todo lo que puedas.
- ¿Esta etapa americana la
viviste durante los noventa?
Concretamente a mediados de
los noventa. Lamentablemente en esos años el Hard Rock ya no estaba de moda en Los Angeles, ya había
desaparecido para dejar sitio al Grunge,
a todo lo alternativo y a lo que
más tarde llamamos Nu Metal o Crossover; una pena para mi, jaja. Cuando
salíamos los fines de semana a pasarlo bien a sitios como el Roxy, el Rainbow o el Whisky a Go Go
solo quedaban unos cuantos frikis con
la estética de las botas de piel de serpiente, el pelo largo y todo eso; todos
lo demás eran alternativos. No había una escena para buscar grupos
en los que tocar Hard Rock. Recuerdo
que hice algunas audiciones para alguno de estos grupos solo por probarme a mí
mismo y ganar experiencia interactuando con músicos de allí. Llegaba con los
temas muy bien aprendidos y lo hacía muy bien para ellos, pero mi estética y mis
guitarras no encajaban nunca, jaja.
- ¿Te hubieses quedado en Los
Angeles de haber encontrado un grupo en el que pudieses haber tocado la música
que querías?
Claro, lo que pasa es que
llegué muy tarde. Como decía Yngwie:
el momento justo fue a principios de los ochenta, cuando se produjo la
explosión del Rock y el Heavy en Los Angeles. Cuando yo llegué
la escena estaba muerta y sentenciada, lamentablemente como hoy en día les
sigue ocurriendo. En Europa o en Japón el Heavy
sigue siendo importante pero allí no. Resulta curioso que EEUU haya sido una
cuna para esta música y ahora solo tenga relevancia el Hip Hop o un tipo de Country
Pop super “pre-fabricado”.
- Solo los grupos de Rock consagrados pueden seguir adelante
en EEUU.
Pero date cuenta de que se
trata de un tema nostálgico. Grupos como Van
Halen y demás hacen giras o tocan en el Rocklahoma para un público de más de cuarenta años. Es un mercado
nostálgico sin cambio generacional.
- Entonces te volviste para
España.
Cierto, tenía unos veintidós
o veintitrés años y aún era muy inmaduro en muchos aspectos. Tenía que seguir
evolucionando en mi propio proceso personal para estar en posición de tocar o
grabar mi propia música. No quería tocar con el primer grupo que fuese para perder
el tiempo, se trataba de tocar con gente igual o mejor que yo para grabar
música de la que sentirte orgulloso. Y tampoco quería tocar como músico de
sesión música Pop que no me
importara lo más mínimo. Si la música no me gusta no toco, eso es algo que
siempre he tenido claro, para bien o para mal. Muchas veces lo pasas mal, es
difícil tocar solo lo que tú quieres tocar, pero es importante que tu
integridad se mantenga intacta. Precisamente por eso creo que he podido hacer
cosas que me han llenado, tanto en mis discos en solitario como en Saratoga o actualmente con Lords Of Black. Respeto todo lo demás,
pero tengo clara mi visión y por donde no quiero pasar.
PERFECT SYMMETRY.
- Háblanos de la primera
banda que tuviste, que según mi información se llamaba Perfect Symmetry. ¿Qué nos puedes contar de esos inicios?
Imagínate de donde saqué el
nombre! Fates Warning siempre ha
sido uno de mis grupos favoritos y en especial aquel disco suyo de 1989 titulado
“Perfect Symmetry”. Fue su primer
disco de madurez en mi opinión, mucho de lo que luego harían y llevarían a las
masas con más éxito Dream Theater
estaba ya allí. Ellos quizá fueron pioneros pero no aprovecharon tan bien su
momento. Volviendo a tu pregunta, Perfect
Symmetry éramos un grupo local de gente con mucho talento e inquietudes, pero
con diferentes aspiraciones. Me tomaban por loco cuando les comentaba mis ideas
de montar algo totalmente en serio, salir de Salamanca y todo eso. Tocábamos
muchas de las canciones que acabaron siendo maquetas de mis discos en
solitario. También hacíamos otras versiones muy ambiciosas, cosas de Satriani, Tafolla, Dream Theater o Greg Howe. Podíamos tocar en clubs de
la zona por las cervezas y cuatro duros pasándolo muy bien, pero no había
ambiciones reales.
- Además de tu amistad con
músicos como Joey Tafolla o Andy Timmons, has actuado con ellos o
compartido escenario, incluso antes de los Guitar
Fest. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, he actuado con ellos y en
algunas ocasiones incluso he sido roadie
o asistente para alguno de ellos, por la
amistad y confianza que teníamos. Aunque conviene tener claro que durante el
trabajo, más allá de esa amistad, la responsabilidad es muy alta y la exigencia
de ese tipo de músicos como Petrucci,
Tafolla, Timmons o Steve Vai, es
brutal; aprendes mucho a su lado. Me sirvió para entender que muchas veces un
pequeño descuido, un fallo en los preparativos o en tus funciones como pipa puede arruinar su estado de ánimo y
con ello el propio show. Los músicos tendemos a ser un poco especiales o
peculiares con algunas cosas y eso es porque puede repercutir en el show. No se
trata de comportarse de manera absurda o grotesca, ninguno de los músicos que
he citado antes lo hace ni a mí tampoco me gusta, es más bien el deseo de que
todo funcione correctamente. Los guitarristas somos un poco meticulosos y
exigentes en ese aspecto.
- Es lógico intentar controlar
las cosas para que todo salga bien. Luego el público se queja si el resultado
final del concierto no es de su agrado.
El músico es el que sale al
escenario y tu nombre es el que está en el cartel. Por eso exiges a la gente
que trabaja alrededor tuyo que las cosas funciones a la perfección. Si algo
falla el último responsable siempre va a ser el músico, que es al que va la
gente a ver.
John Petrucci y Tony Hernando.
DISCOS EN SOLITARIO.
- Publicaste tu primer disco
titulado “High” en el 2000. ¿Por qué
decidiste lanzarte en solitario? ¿Cómo surgió la posibilidad?
No tenía compañía
discográfica y también un desconocimiento total. Acababa de firmar como
guitarrista de demostración de productos para Ibanez y otras marcas. Quería presentar ese disco como una maqueta,
una colección de mis canciones para que los medios las escuchasen. Además
necesitaba material que tocar en las presentaciones y ferias a las que acudía
para promocionar los productos de estas marcas. Lo ideal es explicar el
producto a través de un show con tus temas. “High” era la excusa perfecta para poder presentar las canciones,
aunque fuese sin banda y usando los backing
tracks del disco. Una cosa llevó a la otra y los temas interesaron a
algunas discográficas, eran los últimos momentos en los que las casas de discos
mostraban algún interés en la música instrumental. Lion Music, una compañía finlandesa especializada en guitarristas
de gran nivel, se fijó en mí y me cogió a prueba tras escuchar el disco y en
función de las maquetas posteriores que les presentase. No desaproveché esa
oportunidad.
- Tuviste una gran oportunidad
entonces.
Sí, la compañía me financió
la producción del siguiente disco, lo que me permitió poder realizarlo con más
medios y seguridades. Desgraciadamente esto ya se ha acabado hoy día, no hay un
mercado para la música instrumental.
- El mercado musical necesita
reinventarse, cada vez compra menos discos la gente.
Pero es como la pescadilla
que se muerde la cola. La gente no compra discos porque se los descarga
gratuitamente ahí fuera. Hemos vestido todo esto de una falsa legalidad que no
es cierta. Por un lado están los que directamente se bajan el disco gratis,
pero luego tenemos esas plataformas digitales que en realidad le dejan al
músico un porcentaje de beneficio sobre su obra totalmente ridículo. Para el
músico no queda nada, se lo están llevando crudo otros, las grandes
corporaciones y anunciantes que no tienen nada que ver con la música y que
obtienen sus beneficios vendiendo los soportes que te permiten acceder a lo que
te quieras descargar. Las grandes compañías telefónicas y todo su entramado
ofertan los sistemas que permiten descargarse la música a la gente. El artista
tiene un producto y esas grandes compañías te lo cogen, sin remunerar nada, y
lo ponen en sus plataformas a disposición para el consumo de la gente.
- De hecho hay toda una nueva
generación de jóvenes a la que le resulta impensable que tengas que pagar por
adquirir música. Ni siquiera hay un concepto de disco o cd como obra completa,
la gente se baja discografías completas que no van a escuchar con la atención
necesaria.
Por supuesto. No tiene
sentido intentar explicar estas ideas a las nuevas generaciones que han nacido
con el derecho a obtener gratuitamente todo lo que salga por el grifo de
internet. Ni siquiera se degusta de la misma manera la música. Si a mí me
hubiesen pasado “Mr Crowley” por
primera vez en un archivo de una discografía completa en vez de descubrirla
como lo hice, ahorrando y deseando escuchar el disco en cuanto lo pude tener
entre mis manos, seguramente hubiese escuchado diez segundos de cada canción y
me hubiese pasado desapercibida. Todo el esfuerzo para conseguir algo, al
ritual de abrir el disco, colocarlo en el plato, mirar la portada, los créditos
o las fotos, convierten ese momento en algo especial y te predisponen para
disfrutar en su totalidad de lo que vas a escuchar.
- Todo eso ya se ha perdido.
Y si has perdido esto el
siguiente nivel puede ser el de asistir a los conciertos. Hay gente que decide
no ir al concierto porque al día siguiente lo tendrá entero por Youtube. Además, muchos de los que no
asisten encima se permiten el lujo de especular sobre la calidad de la
actuación solo por el video pirata que ven en Youtube. La experiencia de estar en directo en un concierto no
tiene nada que ver con verlo por la pantalla de un ordenador, son dos mundos
distintos.
- ¿Estaban las canciones de tu
primer disco “High” ya
compuestas o las preparaste para el disco?
Sueles tener cosas que
revisas de otros momentos, lo que ocurre es que filtras mucho el material
porque siempre estás en un momento vital y personal especial, distinto. Tienes
mucho cuidado con la música que quieres mostrar, puesto que es la que te va a
representar, la que va a hablar sobre ti en ese momento.
Generalmente empiezas con las
demos pasadas y rechazas el noventa y cinco por ciento de las mismas, igual
conservas alguna idea que modificas y mejoras. Lo normal es que acabes
componiendo específicamente para el disco que tengas entre manos, buscas cosas
nuevas porque estás en otro momento de tu vida, con otro nivel de exigencia.
- ¿Qué sensación tienes ahora,
de manera retrospectiva, de estos inicios discográficos en tu carrera solista?
La sensación que me queda de
mis dos primeros discos es un poco la de haber intentado mostrar muchos estilos
musicales distintos. Quise incluir cosas de Blues, Fusión, Jazz, Hard Rock o Neoclásico y no lo haces del todo convincente porque no dominas a
la perfección todos los estilos. Todo es un aprendizaje y, aunque incluyas
distintos matices en cada tema, se trata de buscar tu propio sonido, tu propio
tipo de música en el que puedas alcanzar el mayor nivel posible.
- Entonces ves tus dos
primeros discos con ese punto de experimentación y búsqueda de tu sonido.
Siempre intento introducir
matices de diversos estilos, pero si tocas demasiados palos corres el riesgo de
no dar contundentemente en ningún lado. Siempre hay cosas de guitarra Clásica, de Jazz Fusión u otros elementos en mis discos porque me gusta retarme,
aunque la esencia viene a ser ese Rock
instrumental duro con tintes Neoclásicos.
- Para tu segundo disco, “The Shades Of truth”, contaste con Mike Terrana. ¿Cómo se produjeron estas colaboraciones?
Me puse a trabajar para
producir las nuevas demos. Llamé a mi amigo Mike Terrana para grabar las baterías. Conservaba una muy buena
amistad con Mike desde cuando iba a
verle actuar regularmente en Los Angeles cuando era el batería de Tony McAlpine. Con Mike intimé bastante y solíamos salir a tomar algo. Un día, entre
bromas y risas, le dije que cuando tuviese el nivel y la posibilidad de grabar
un disco bueno de verdad le llamaría; y llegó ese día. Terrana se había venido a vivir a Europa, lo que facilitó mucho las
cosas. Vino a España, grabamos muy rápido sus partes y empezamos a tocar
juntos. Por entonces compaginaba con Rage
y Axel Rudi Pell, por lo que
tenía que buscar huecos en la agenda para poder trabajar con él, pero todo
salió adelante. Seguimos siendo grandes amigos. Su presencia le dio un gran
empujón a mi nivel de exigencia, me motivé especialmente para poder entregarle
grandes canciones.
Mike Terrana y Tony Hernando.
- El tema “Behind the catwalk” me llama especialmente la atención. Tiene un
cierto aire a músicos como Satriani.
¿Qué nos puedes contar de él?
Tiene ese punto a lo Steve Vai o Satriani, que son algunas de mis principales influencias, lleva un
toque funky. Me gusta mucho el
título. Siempre he intentado poner títulos imaginativos y que den para
pensar, cuando escuchaba los discos de
la factoría de Mike Varney los
títulos de las canciones me resultaban intrigantes y hacían volar mi
imaginación.
- “Broken Hero” es un bonito tema lento. Con ese toque elegante a lo Gary Moore. ¿Querías un tema lento en
al álbum o fue como salieron las composiciones?
Es el tema suave del disco. Jeff Beck fue tal vez de los primeros
en mostrar este tipo de composiciones en sus discos instrumentales. Su canción “Cause we’ve ended as lovers” marcó el
camino a seguir para músicos como Gary
Moore, que hizo su famoso “Parisienne
walkways”. Más tarde músicos como Steve
Vai, Satriani o Andy Timmons han
hecho sus propias power ballads. A mí
también me apetecía hacer mi propio tema lento por lo que esta canción me
resulta muy especial.
- Luego llega el tercer disco “III” y el directo “TH III Live”. En tu anterior cd nos encontrábamos toques más Bluesy e incluso Funk, pero este es más rockero, más progresivo. ¿Escoges estas
vertientes deliberadamente o surge durante el proceso compositivo?
Veníamos de hacer el primer Guitar Fest con Andy Timmons y Freak Kitchen,
que me resultó una experiencia muy bonita y didáctica en cuanto a aprendizaje
pero muy dura en el sentido de seguir caminando sin dar ningún paso atrás.
Quería seguir avanzando a nivel musical, rodearme de gente que tuviese al menos
el mismo nivel de ambiciones. Decidí hacer un disco en el que abordase
principalmente el tipo de música en el que mejor me muevo y más domino, no se
trataba de ir por las ramas tocando varios palos. Hice canciones más directas y
concisas, mejor arregladas, producidas y compuestas, temas que contaban más
cosas en menos tiempo y mejor. Necesitaba unos músicos con una base más
poderosa. El bajo lo grabaron Pepe Bao y Álvaro Tenorio, Pepe los temas más Funk
y Álvaro los más rockeros. Mike Terrana también hizo un trabajo
espléndido, estaba muy contento con el nivel de las canciones que le había
presentado. Teníamos mucha conexión en el estudio y notábamos que de ahí iba a
salir algo importante.
- El disco tuvo muy buena
acogida por parte de prensa y público.
Sí, vendió muy bien, la
compañía estaba bastante contenta con los resultados comerciales. Esto nos dio
pie a hacer más conciertos y a grabarlos en audio, incluso uno de ellos lo
grabamos en vídeo para sacar un dvd. Realizamos otro Guitar Fest y vimos que el grupo sonaba perfectamente. Grabamos un
par de shows y nos encontramos con material suficiente para publicar un disco
en directo. En la grabación del dvd, pese a que el grupo tocó muy bien todos
los temas, tuvimos un corte de luz por lo que hubo un par de canciones que no
pudimos registrar. De todos modos teníamos el material necesario. El
presupuesto que tenía para la realización del dvd era limitado, así que
editamos un concierto de no demasiada duración pero con bastantes bonus y
extras. Pienso que el conjunto final resultaba bastante interesante. A la gente
le gustó mucho, el grupo estaba a un gran nivel, Mike y yo estábamos muy compenetrados. Por otro lado creo que el
sonido final del directo es bastante bueno. Me parecía muy interesante tener en
mi discografía algo visual, estamos hablando de la era pre Youtube y si querías mostrarte visualmente a las compañías o
productores el dvd era el mejor medio.
- El disco en directo tiene el
dvd con el concierto y los extras por un lado, mientras que por otro está el cd
con algunos temas distintos. ¿Por qué esta disposición?
Quería hacer el directo lo
más completo posible. Teníamos bastantes grabaciones de audio de los shows y
además el vídeo de un concierto, así que lo que hice fue incluir bastantes
extras, set list diferentes, temas extras, incluso unas canciones de estudio
nuevas que estaba grabando. Se trataba de ofrecer un pack lo más completo y
variado posible. Intentamos poner a la venta algo muy completo y con muchas
cosas a un precio económico. El dvd resultó un éxito, funcionó muy bien. Entonces
surgió lo de Saratoga.
- Tus discos son
principalmente instrumentales. ¿Es una decisión premeditada? ¿No te planteas
contar con un cantante o cantar tú mismo?
Estaba interesado en hacerlo
instrumental. Mi nivel de exigencia con los cantantes es muy alto, piensa que
mis cantantes favoritos son Ronnie James
Dio o Freddy Mercury, por eso
cuando estoy tocando ahora en Lords Of
Black con Ronnie Romero la
sensación es fantástica. Por debajo de
este nivel no disfruto. Yo mismo no tengo un gran registro pero puedo cantar,
me manejo bien en determinadas tesituras, sin embargo no para hacerlo como
verdadero cantante, así que la decisión de hacer mis discos instrumentales
estaba clara.
- Sueles usar teclados. ¿Te
parecen importantes o necesarios a la hora de exponer tus ideas musicales?
Suelo componer bastante con piano y órgano pero en los
discos tocan otros. Contar con gente como Vitalij
Kuprij o Víctor Díez es todo un
placer. Son instrumentistas fabulosos. Me interesa más el papel del teclado en
mis discos en solitario. Si hablamos de Lords
Of Black, aunque hay determinados momentos o pasajes que lo tienen, pienso
que su peso específico en el sonido global no es tan importante.
- “Actual Events” es tu último disco en solitario hasta la fecha. Lo
empezaste a producir en los estudios eslovacos de Roland Grapow y lo publicaste en 2009. ¿Qué nos puedes contar de la
grabación?
Lo hice en medio de toda la
vorágine con Saratoga. Puede que sea
el disco en solitario del que esté más orgulloso. Lamentablemente no pude
realizar una gira de presentación con Terrana
porque Saratoga ocupaba todo mi
tiempo. Lo que hice fue tocar algún que otro tema del disco en el siguiente Guitar Fest que organicé. El batería que
me acompañó en esta ocasión fue Jeremy
Colson, que ha tocado con Steve Vai entre
otros.
- Jeremy Colson es otro grandísimo batería. ¿No pudiste contar con Mike Terrana?
Como te decía, en aquellos
momentos tenía un agenda muy ajustada por Saratoga.
Terrana por su parte tenía otros
compromisos y además me apetecía cambiar y probar con otro grandísimo batería
para ver como cambiaba la dinámica de mis canciones. Colson es un tremendo batería y aún resaltaré más su persona, llena
de vitalidad, buena energía y humanidad. Disfruté mucho tocando con él. Espero
poder volver a hacerlo en el futuro.
- “Signals of agression” o
“State of mind” siguen aportando esa vertiente afilada y densa. Aunque el
gusto por la melodía está presente en todo el disco. ¿Qué papel juega la
melodía en tus discos?
El disco es más denso que los
anteriores. Pero la melodía es esencial
para mí, si no hay melodía no me interesa la música, por muy potente o técnica
que sea. Me gusta mucho la densidad y la oscuridad, en este disco hay mucha guitarra
de siete cuerdas y por eso impacta bastante. Lo que hago ahora con Lords Of Black también tiene esa
oscuridad, es como los discos de Heaven
& Hell o algunos más densos de Dio
como “Strange Highways”. Sin embargo
necesito que haya melodía, un buen cantante que tenga ese toque melódico o un
guitarrista en los solos. Sin melodía es demasiado oscuro para mi gusto. Por
ejemplo la música de Beethoven es
muy densa pero siempre se abre entre esa oscuridad una serie de melodías de
gran belleza y dramatismo. De otro modo, como sucede en algunas bandas muy
modernas y técnicas, si falta el componente melódico entonces me resulta todo
muy machacón, al cabo de una canción ya he acabado saturado.
- ¿Estás contento con la
grabación y el sonido obtenido en estos discos en solitario? ¿Cambiarías algo
si pudiese hoy en día?
Los músicos no soportamos
nada de lo que hayamos hecho el día anterior y lo cambiaríamos todo de nuevo,
jaja. Me pasaría todo el día mejorando todas mis canciones, pero es muy propio
de casi todos los músicos. Lo que si me hubiera gustado al principio hubiese
sido tener alguien con experiencia para producirme los discos. Todo lo
relacionado con la producción lo tuve que aprender más lentamente a base de
ensayo y error, de otro modo hubiese aprendido más rápido cosas que ahora me
resultan obvias. Esto lo tenía muy claro Mike
Varney, cuando descubría a un nuevo talento le metía en un estudio con
productores experimentados que sabían muy bien lo que tenían entre manos.
Puedes ser un gran músico y no saber siquiera dónde está el botón de record en
el estudio así que, si tienes a alguien que sabe a tu lado, puedes aprender
mejor y más rápido.
- Muchas de las presentaciones
de tus discos las has llevado a cabo de la mano del Guitar Fest. Se trata de un concierto/festival que organizaste en
el que compartes cartel con otros guitarras y músicos de primera fila. ¿De qué
manera surgió la posibilidad de montar este tipo de festival? ¿Está inspirado
en el G3 de Satriani?
Tenía muy claro desde hacía
tiempo que quería poner en marcha algo así. Por entonces solo existía el G3 de Satriani y pienso que nos inspiró a todos. No en todos los países
había una réplica parecida a esa, creo que la que organicé fue una de las más
originales, incluso diría una de las primeras. Pero debo decir que usar el
término “Guitar Fest” era adecuado,
además de por ser “genérico” y por ello no estaba sujeto a derechos, por lo que
me parece muy poco ético y de mal gusto cuando he visto usar en alguna
iniciativa similar el cartel “G3”,
marca que está registrada por Joe
Satriani.
- Esta iniciativa tuya nos ha
permitido poder ver actuar en directo a grupos o artistas que, de otro modo,
hubiese sido más difícil verlos por aquí en esos momentos.
Resultó un importante
esfuerzo por mi parte para poner en marcha esos festivales. Creo que de alguna
manera ayudé a la escena y a que el público de aquí viese en directo a algunos
guitarristas que de otro modo no vendrían a España. La idea me pareció muy
buena y puede que en la actualidad la respuesta hubiese sido mayor. El único
sentimiento agridulce es que no creo que se acabase de corresponder con el
suficiente cariño por el mero hecho de hacerse desde aquí, si lo haces en
cualquier otro país la respuesta es más positiva, se te aplaude y ayuda. Aquí encontré
mucha resistencia y muchos problemas en líneas generales. Creo que se debe en
parte a la naturaleza de este país.
- ¿Fue difícil de organizar el
festival?
Una locura. Piensa que,
además de ser uno de los artistas que actúa, eres el promotor que se juega el
dinero y el tour manager que tiene que estar al cuidado de atender a los demás
grupos y que nada falle. Entendí pronto por qué todos los grandes artistas
tienen manager, representantes y un grupo de personas que se encargan de sus
cosas, así el músico no se mancha las manos con estas presiones y se puede
concentrar en la música que es como debe ser. En mi caso tenía que salir a
tocar después de haber solucionado todos los problemas de mi banda y de los
demás grupos. Mucha presión.
Andy Timmons y Tony Hernando.
- La primera edición se
celebró en 2003. ¿Cómo conformaste el cartel con Andy Timmons y Freak Kitchen?
A Andy le conocía de hacía bastante tiempo, había tocado con él e
incluso había sido su técnico en otras ocasiones y fue relativamente sencillo
contar con él. En cambio Freak Kitchen
y Matthias Eklundh eran toda una
incógnita para mí, tenía algún disco y los conocía pero no había profundizado
en ellos. Fue mi guitarra rítmico de entonces, muy fan de ellos, el que me
recomendó e insistió en que contase con ellos. Fue un acierto porque se
portaron de manera fenomenal, ofrecieron grandes actuaciones y en la carretera
fueron muy buenos compañeros. Resultó muy divertido estar con ellos. Les traje
por primera vez a España y el público pudo conocerlos, les sirvió para
encontrar una audiencia que le ha permitido seguir viniendo en ocasiones
posteriores.
- Esto mismo ocurrió también
con Richie Kotzen en la siguiente
edición de tu festival.
Es verdad, la primera vez que
Richie actuó en España fue con el Guitar Fest. También fui el primero en
traerlo a nuestro país, igual que a Andy
Timmons o a Joey Tafolla; pero
no pienses que te lo va a agradecer alguien, eso ya es otro tema.
- ¿Traes a estos músicos
asumiendo el papel de promotor tú mismo con todo lo que ello conlleva?
¿Intentaste buscar algún copatrocinador
entre las casas de música con las que trabajas?
Siempre intentas buscar la
ayuda de algún copatrocinador o de algún otro promotor porque el riesgo es
evidente.
- En otra edición contaste con
William Stravato.
Es otro de mis mejores
amigos, compartí con él parte de mi estancia mientras estudiábamos en Los
Angeles. Es un guitarrista mucho más orientado a la Fusión y al Jazz que al Rock, es un grandísimo guitarrista y
como un hermano para mí.
- ¿Tienes intención de volver
a retomar el Guitar Fest en el
futuro?
Nunca se sabe, por el momento
mi prioridad está en Lords Of Black.
Eso ya está ahí, por lo que habrá que ver en el futuro.
Tony Hernando y Richie Kotzen.
SARATOGA.
- Háblanos de cómo y porqué
entraste a formar parte de Saratoga
¿Os conocíais, habíais tocado antes juntos en otros grupos?
Esto fue tras la gira de mi
disco en solitario “III” y la
publicación del dvd en directo. Fue entonces cuando conocí a Niko Del Hierro, que se encontraba a la
búsqueda de cantante y guitarrista para poder rearmar la banda y continuar tras
el abandono de Leo y Jero. Esto significaba dejar mi
carrera en solitario parada hasta nuevo aviso, pues la misión de volver a poner
en marcha y consolidar una banda que llevaba varios años funcionando a gran
nivel iba a ser, cuanto menos, ardua; de hecho no fue hasta el 2008 o 2009 que
tuvimos un descanso en el grupo y pude encontrar un hueco para lanzar mi
siguiente disco en solitario. Lo grabé en Eslovaquia con Roland Grapow y nuevamente con Mike
Terrana.
Volviendo a tu pregunta. Entré
en Saratoga oficialmente el 1 de
Enero de 2007. Ese grupo necesitaba mucha dedicación porque había que
levantarlo desde cero, se había quedado Niko
solo y se apoyó mucho en mí al principio. Andy
estaba estudiando en Holanda, seguía interesado en participar en el grupo pero
iba a permanecer allí mientras Niko
encontraba un guitarra y un cantante. Para el puesto de vocalista llegamos a
probar a más de treinta chicos y estábamos desesperados porque no encontrábamos
a nadie adecuado. Me pasé un mes escuchando demos y vídeos de cantantes, a
algunos los probamos presencialmente tras pasar ese primer filtro de la primera
escucha. Finalmente hicimos una selección de siete u ocho cantantes y empezamos
a ensayar con ellos en estos mismos locales (N. de R: Lugar en el que nos
encontramos realizando la entrevista). El asunto quedó reducido a dos
vocalistas pero seguíamos sin tenerlo nada claro. Niko tenía mucha presión porque se trataba de sustituir a Leo y no podía cagarla, toda la prensa
y el público iban a estar muy pendientes. El último día y contra todo pronóstico
apareció por allí un chaval con pinta desenfadada y super simpático, pero que
así, a primeras, no me parecía que fuera cantante ni nada parecido, jaja. El
caso es que en cuanto empezó a cantar fue algo inmediato, Niko y yo nos miramos y supimos que era el adecuado. Era el
cantante que mejor cantaba y más cercano estaba a Leo en cuanto a timbre y actitud en la voz de todos a los que les
realizamos una audición. Más tarde supimos que Tete había sido alumno de Leo
y le admiraba mucho, tenía influencias suyas pero también pensamos que con el
tiempo iría desarrollando su propia personalidad. El grupo en esos momentos
necesitaba un cantante así. Podíamos haber buscado a otro tipo de vocalista y
haber montado un grupo con nombre distinto, pero Niko no podía si quería seguir teniendo una cierta continuidad para
Saratoga. Sin duda acertamos en la
elección de Tete.
Saratoga.
-Así que el grupo ya estaba
montado.
Andy volvió
de Holanda, empezamos a tocar y a ensayar para presentarnos de la mejor manera
posible frente a la gran presión y las altas expectativas que todo el mundo
tenía en nosotros. Actuamos en el ViñaRock,
un festival muy importante al que asistíamos como cabeza de cartel presentando
a la nueva formación. Ese día pasamos una gran presión, sobre todo Tete y yo, pero nos conjuramos entre
todos y nos salió un gran concierto. La gente nos recibió muy bien, obviamente Leo y Jero tenían sus fans acérrimos pero, salvo contadas excepciones,
todo el mundo aceptó y reconoció al nuevo grupo. Piensa que nadie echó a Leo o a Jero, ellos mismos se fueron y ahora había un nuevo grupo.
-Realizasteis varios
conciertos, tanto en España como en Sudamérica. ¿Cómo te sentiste tocando
dentro del grupo en esos primeros momentos?
La gente fue muy respetuosa
con nosotros, se nos dejó trabajar y demostrar que éramos una banda fantástica
en directo y, en cuanto pudiéramos, demostrarlo con nuevos discos también.
Realizamos nuestros primeros conciertos, incluso la primera gira en Sudamérica
del grupo se hizo con esta formación. Son recuerdos que guardaré en mi memoria
para siempre con mucho cariño. Grabamos el disco “VII” y después, lo digo sin tapujos y de modo sincero, con “Secretos Y Revelaciones” pienso que
hicimos uno de los mejores discos de Heavy
Metal en español; a la altura de esos primeros discos de Barón Rojo y el que honestamente me
parece mejor disco de toda la carrera de Saratoga,
con grandes canciones, una producción y sonido del que la banda adolecía hasta
entonces. Sin embargo, ya con la salida de ese disco en 2009 empezaron a
cambiar la dinámica y las relaciones personales. La crisis económica se notó
mucho, nos pegó de lleno a todos en general. El grupo estaba tocando mejor que
nunca pero la respuesta era cada vez menor. Pienso que Niko no fue capaz de adaptarse a esta nueva situación, no intentó
apoyarse en nosotros. Él venía de la época en la que las contrataciones anuales
de Ayuntamientos y festejos era muy potente por lo que tenía muchos conciertos
al año, además de sacar los discos de manera regular y estable con una
compañía. Con la crisis se pasó a un número de actuaciones muy baja, las
contrataciones de tipo público prácticamente desaparecieron y el circuito empresarial
privado casi desapareció; si a eso le añades temas personales importantes y la
muerte repentina de Javier Gálvez,
el mánager de toda la vida, te puedes imaginar. Te hablo de la tormenta
perfecta, todo esto unido a la crisis económica fue llevándose por delante al
grupo.
-Si ya me parece complicado
poner en marcha un grupo nuevo y que llegue al éxito, es igualmente difícil o
más que ese mismo grupo sufra bajas importantes y los nuevos músicos consigan
reflotar de nuevo el nivel. Pienso que lograsteis darle a Saratoga esa impronta.
Gracias por tu opinión. Creo
que la mayoría de la gente vio ese esfuerzo y el mérito de volver a levantar
aquello. Durante un tiempo todo marchó perfectamente, éramos una piña y Niko confiaba mucho en mí para tirar
con la banda. Siempre fui muy profesional, dejé todo mi sudor y esfuerzo para
lograr el máximo del grupo. Sin embargo, la situación cambió y vinieron los
problemas. Imagino que Niko dejó de
intentar que lucháramos todos juntos contra las adversidades y empezó a pensar
en aflojar todo el asunto, para retomarlo más adelante con la formación
antigua.
-¿Entonces piensas que Niko no se comportó todo lo
correctamente que hubieseis deseado?
Podría haber sido un poco más
sincero con nosotros puesto que lo que sabíamos que iba a suceder, sucedió; y
no mucho después, de hecho no llegó al año de habernos “tomado un descanso
indefinido”. Yo creo que ya estaba todo claro con respecto a Dani y a Jero pero, por las razones que fueran, Leo declinó la oferta y tuvieron que llamar a Tete.
-Tete habló contigo al respecto de la oferta del grupo.
Sí, Tete y yo teníamos mucha amistad. Vino a mi casa a decírmelo y
pedirme de algún modo mi aprobación, ya que sin duda era un poco raro que Andy, Tete y yo viéramos morir el grupo
juntos y ahora él solo fuera a volver; bueno, era su decisión y me pareció
bien, yo ya estaba al cien por cien con la mente en Lords Of Black.
-Los discos que sacasteis con
Saratoga me parecen realmente
buenos. En particular “Secretos Y
Revelaciones” me parece que sobresale del resto.
Son obras muy dignas. Era una
banda con muchas ambiciones en la que Andy
y yo le dábamos un perfil muy moderno a su música ya que las producciones, los
riffs o las letras anteriores estaban muy anticuadas. Le dimos un gran enfoque
nuevo y moderno a partir de “Secretos y
Revelaciones”.
-Tu primer disco con el grupo
fue “VII”. El disco tiene muy buenas
canciones ¿Puede ser que la nueva formación estuviese buscando su sonido?
En este primer cd el grupo
estaba aún conociéndose, es un buen disco aunque la banda no está todavía
conjuntada y no exprime lo que mejor sabe hacer cada uno. Ya para “Secretos Y Revelaciones” nos conocemos
perfectamente y componemos específicamente para potenciar nuestras respectivas
virtudes, por lo que conseguimos una selección de canciones realmente
fantástica.
-Uno de los temas que más me
llamó la atención en su día del disco “VII”
fue “Dueño del aire”. ¿Qué nos
puedes contar de esta canción?
Si, era uno de los dos
mejores temas de ese disco, junto con “Sigues
estando en mi vida”. Ambas eran composiciones en las que ya tanto Andy como yo avanzábamos una nueva
dirección musical. Pese a ser grandes canciones, cuando se decidió lanzar el
primer single, se escogió “El vuelo del
halcón”. Era como disparar la munición en la dirección errónea. “Dueño del aire” me parece una gran
canción de Heavy Metal, muy
melódica.
-La presencia de teclados se
acentúa algo más en estos discos. En vuestro siguiente cd “Secretos y Revelaciones” también se nota. ¿Qué papel te parece que
debían jugar los teclados en el grupo?
No es que esté presente, es
que esta formación por primera vez incorpora los teclados o el piano en su
música. Tienes a Andy que, además de
tocar la batería, es un gran pianista. A partir del disco “VII” empezamos a usar ese perfil de orquestación y piano como
instrumento principal en el tema “Sigues
estando en mi vida”, resultando todo un éxito entre el público y en los
directos. Para “Secretos Y Revelaciones”
volvimos a echar mano de ese perfil musical en algunas canciones como “El planeta se apaga”. Algunas de mis
composiciones estaban pensadas para que Andy
aportase esos matices con el piano, como por ejemplo un tema del que estoy
orgulloso y que es “Lágrimas de un
ángel”. Esta canción tiene ese toque épico y lleva esos arreglos con los
teclados, de hecho aquí ya aparecen detalles de lo que sería mi estilo
compositivo en Lords Of Black.
-Para la producción
contasteis con Roland Grapow, con el
que habías trabajado en tus discos en solitario.
Si, incorporé a Roland para aportar al grupo algo de lo
que adolecía. La banda tenía buenos músicos y buenas canciones pero le faltaba
una producción buena, grande y poderosa, de esas que cuando pones el disco te
da un subidón. El sonido es una de las principales diferencias entre la mayoría
de cds nacionales con respecto a muchos de los grupos de fuera, a veces pones
discos que parecen maquetas y eso desvirtúa el resultado final.
-“Secretos y Revelaciones” supone un salto cualitativo dentro de la
música del grupo.
Se produce ese salto a todos
los niveles, una especie de antes y después. El problema fue la irrupción de
esos otros factores que comentaba antes y que no estaban bajo nuestro control.
La llegada de la crisis económica, la muerte de Javier Gálvez y otra serie de cuestiones personales se nos metieron
en medio.
-El último cd en el que
trabajaste con el grupo fue “Némesis”.
Este disco tardó un poco más en salir. ¿A qué se debió esto? ¿Influyó todo el
tema de la crisis y el bajón en los conciertos?
Absolutamente. De hecho, me
asombra que ese disco llegara a salir. No me malinterpretes, es un disco
buenísimo, lo que pasa es que ya estaba más o menos claro lo que iba a suceder
con del grupo, era solo cuestión de tiempo. El disco se grabó sin ganas de realizarlo
por parte de nadie del grupo. Te aseguro que soy de esas personas que cuando
empiezan algo lo acaban, además de hacerlo siempre con convicción y dedicación porque
es tu nombre y tu música la que va a quedar ahí para siempre; así que ya que iba
a haber un disco más, quise asegurarme de que saliera bien al menos. Me tuve
que volcar completamente para sacarlo adelante, realmente lo produje yo y me
tuve que encargar de mezclarlo con Roland
Grapow. Tuve que hacer verdaderos malabarismos para acabar ese disco, nadie
del grupo parecía interesado en que el cd saliera siquiera a la calle. El disco
cuenta con canciones muy interesantes como “Juicio
Final” o “Hasta el día más oscuro”
entre otras, pero de nuevo se optó como single por una de las peores.
-Ya veías que la cabeza de Niko estaba en otro lado.
Absolutamente.
-¿Cómo está la relación con Niko a día de hoy?
No hemos vuelto a tener
ningún tipo de contacto, pero yo me quedo con las cosas buenas y prefiero
recordarle cuando se apoyó en mí para sacar Saratoga de nuevo adelante. Entonces fue muy valiente queriendo
llevar la música a otro nivel, con ciertos cambios o ampliaciones estilísticas
que conllevaban ciertos riesgos para él.
-La gira de “Némesis” tuvo unos cuantos puntos
álgidos, como el concierto XX
Aniversario en 2012 que hicisteis invitando a antiguos miembros. ¿De quién
fue la idea de aquello?
Se invitó a todo el mundo. El
ambiente fue muy bueno, se trató de un concierto especial y tocamos muy bien.
La única anécdota negativa supongo fue la ausencia de Jero. Ya que era un concierto veinte aniversario, lo suyo es que
hubieran asistido y participado todos los miembros del grupo. Hubiera sido lo
mejor para el show y para el público, pero bueno, así fue.
Por mi parte,
desgraciadamente tengo el recuerdo amargo de que, justo al acabar el concierto,
tenía que ir urgentemente a Salamanca porque mi madre había ingresado en el
Hospital en estado grave. No me imaginaba que en cuestión de veinticuatro horas
fallecería. Fue realmente muy duro.
-¿Qué recuerdos tienes del
último show que ofreció esta formación de Saratoga
en la sala Arena en 2013 y de los
conciertos de despedida en México?
Estuvo muy bien, tocamos muy
bien y a la gente le gustó mucho. La sala estaba llena y pienso que el público
disfrutó con la actuación. Luego fuimos a México para ofrecer nuestros cuatro
últimos conciertos, también sonaron bien y el público se volcó con nosotros.
Recuerdo que en el último show de todos en México DF la sensación fue algo
rara, en el tema final sabías que eso se iba a acabar y durante los últimos
compases la sensación era extraña. Lo que ocurre es que, sabiendo cómo estaba
todo el tema, en el fondo lo sentí como un alivio. En cuanto acabó todo, justo
al bajar del avión en Barajas, me puse a poner en marcha todo acerca de Lords Of black.
-¿Cuál es tu sensación y tu recuerdo de tu
estancia en Saratoga?
Me quedo con toda la gente
que conocí, todo el público para el que tuve la suerte de tocar tanto aquí como
en Latinoamérica mereció la pena. Lo más importante de Saratoga, aunque acabase todo de una manera un tanto amarga, es que
la música que hicimos estuvo muy bien y aguantará el paso del tiempo mucho
mejor que otras de sus épocas. Yo fui un completo profesional, me entregué al
grupo y a los fans al cien por cien; no creo que Niko tuviera ninguna queja mía a nivel profesional, ni los fans
tampoco. En mis siete años dentro del grupo siempre noté muchísimo cariño por
parte de los fans.
CONCIERTO TRIBUTO A DIO.
-En Abril de 2013 organizaste
un concierto para homenajear a la figura de Ronnie James Dio. ¿Cómo salió la idea de montar este homenaje?
Lo cierto es que soy una
persona muy inquieta y siempre estoy pensando en llevar a cabo diversos
proyectos que me estimulen y me hagan crecer, incluso si algunos de ellos son una
locura. Un tributo a Dio, con
veintidós músicos involucrados es una tarea de cuidado. Sin embargo me siento
muy orgulloso y satisfecho porque soy un gran admirador de Dio y el hecho de tocar más de veinte temas de toda su discografía
con ese elenco de cantantes y músicos espectacular fue algo muy especial.
-Primero actuó Rainbow In The Black y luego el All Star Band. ¿Os repartisteis de algún modo los temas a
interpretar?
El grupo de Gabi Boente lo hizo fenomenal. Les
propuse que se ocupasen un poco más de la etapa de Ronnie en Rainbow y Black Sabbath para que el grueso de su
carrera solista lo hiciera yo con el grupo “All Star” montado para la ocasión, todo el material clásico con Vivian Campbell o Craig Goldie.
-Además de interpretar los
clásicos que todos conocemos, tocasteis temas de “Dream Evil”, “Sacred Heart”, “Lock Up The Wolves”, “Strange Highways”
o “Killing The Dragon”. Te felicito porque no es habitual que un homenaje
se salga de lo esperado y esto ofrece un plus a los seguidores. ¿Fue complicado
equilibrar el show teniendo en cuenta la cantidad de canciones de Dio?
Sí, intentamos realizar un set list en el que, además de los
clásicos que nunca pueden faltar, pudiésemos tocar una serie de pequeñas joyas
que no eran tan habituales ni siquiera en los propios conciertos de Dio. Queríamos sorprender al público
con todo ese abanico de temas. Incluso hicimos un par de canciones de discos de
Dio más oscuros como “Strange Highways” y cosas así.
-Ya puestos y buscando el
detalle, siempre desde el cariño. ¿No pensasteis tocar algo de “Magica”, “Angry Machines” o “Master
Of The Moon” para cerrar el círculo y tocar algún tema de todos sus discos
de estudio?
Lo cierto es que esos tres
discos que me citas me resultan los más irregulares de la carrera de Ronnie Dio en solitario. Puede que “Master Of The Moon” tenga alguna
canción más poderosa, pero en los otros dos no encuentro ese tema que te ponga
arriba. Incluso el propio Ronnie en
su última gira no tocaba ningún tema de esos discos anteriores. Es mi opinión.
-El final con “Stars” fue de traca, con los músicos
juntos cantando. ¿Te parecía el tema perfecto para cerrar es show?
Exacto. Todo el set list estaba muy pensado y me parece
que resultaba bastante equilibrado además de representar prácticamente toda su
discografía.
-Recuerdo que Leo estaba anunciado pero tuvo problemas
de voz, no obstante asistió y subió al escenario para cantar a capela “Rainbow eyes”. Fue otro momento
emotivo. ¿Insistió Leo en subirse
aunque no tuviese voz ese día?
Primero estuvo ensayando con
nosotros, iba a cantar “Neon Knights”.
Ya a pocos días del show recayó con una faringitis y nos dijo que no iba a
poder asistir, pero en el último momento apareció y salió al escenario a cantar
unas estrofas a capela de “Rainbow eyes”.
Estuvo muy bien que viniera al menos, como quien dice para “dar la cara” y
agradecer al público.
-El elenco de músicos que
participó fue impresionante. Rainbow In
The Black y la banda All Star
contigo al frente acompañado de una serie de vocalistas que quitaban el hipo: Gabi Boente, Manuel Escudero, Ignacio Prieto,
Ronnie Romero, Tete y Leo. ¿Te quedas con algún momento o canción
interpretada que fuese realmente especial para ti?
Todos los recuerdos en sí
mismos me resultan vibrantes. El hecho de que todo ese plantel de músicos nos
encontrásemos ahí, codo con codo para una misma causa como amigos, era una
sensación muy gratificante. Todos los que participaron lo hicieron porque eran
fans de la música de Ronnie Dio,
nadie sintió que estuviese por ningún tipo de compromiso. No hubo ningún tipo
de problemas de egos ni nada de eso. Todo el mundo estuvo brillante ese día y
los exiguos beneficios fueron a la fundación contra el cáncer que gestiona Wendy Dio.
-Recientemente se ha
publicado un disco homenaje a Dio
por parte de Leyenda Records. Han
anunciado segunda y tercera parte. Tú apareces con la anterior formación de Saratoga tocando “We rock”. ¿Qué opinión tienes sobre este cd?
La verdad es que no he
escuchado el disco, no lo tengo. La canción “We rock” la realizamos la formación de Saratoga conmigo y Tete.
Ese tema lo produje, lo grabé y lo arreglé yo mismo casi al cien por cien. Es
uno de mis favoritos, de hecho lo sigo haciendo con Lords Of Black en muchos de los conciertos.
Dio Tribute Concert. Madrid. Sala Cats. 27.4.13
VOCES DEL ROCK.
-Me gustaría que ahora
hablásemos de los conciertos que ofrecisteis bajo el nombre Voces Del Rock. ¿Qué nos puedes contar
de este proyecto? ¿Cómo se fraguó?
Esto lo monté simplemente
para desfogarme. Se trataba de idear un set
list con algunas de las canciones de la historia del Hard Rock pero para que brillasen los cantantes, no el guitarrista.
Elegí a los tres mejores cantantes de la escena aquí para ese tipo de proyecto:
Ignacio Prieto, Manuel Escudero y Ronnie
Romero.
-Háblanos del concepto.
¿Reparto de temas entre los vocalistas y todos juntos al final?
El set list lo monté en función de los distintos estilos de sus voces.
Entre ellos había además un ambiente fenomenal así que mientras uno cantaba
como solista los otros hacían coros. Hubo mucho compañerismo, muy buenas
sensaciones y nos lo pasamos en grande. Ya en esos conciertos me doy cuenta que
“la voz” que siento dentro de mí en sintonía absoluta conmigo es la que tiene Ronnie, sobre todo en el material de Dio o Jorn Lande; es la voz que me hace vibrar. Luego tienes a Escudero que por supuesto también es
fantástico y Nacho, que tiene otro
tipo de registro y también lo hace fenomenal.
Voces del Rock.
-Se hicieron varias fechas.
¿Cómo fue la respuesta del público?
Creo que es una de las
pequeñas giras de las que más orgulloso me siento. Lamentablemente, supongo que
por la crisis y demás, no tuvo la respuesta que esperaba y me decepcionó un
poco el asunto. Salvo un par de fechas que sí tuvieron una acogida y respuesta
muy positiva en los otros shows me quedó esa sensación agridulce. Incluso leí
en internet algún comentario algo despectivo sobre que no éramos más que otra
banda de versiones y me pareció injusto, porque no éramos la versión de ningún
grupo y la propuesta que llevábamos no era la de tocar temas típicos y fáciles
de siempre sino que nos pensamos muy bien ofrecer un listado de temas con
enjundia y nada habituales. Además contábamos con unos cantantes y un grupo que
éramos capaces de hacerle justicia a versiones como las que tocábamos.
-Recuerdo que en el concierto
de Madrid tocasteis material poco conocido de grupos como Toto o Queensryche..
El concierto de Madrid me
gustó y lo disfruté. Si, tocamos “Revolution
calling” de Queensryche, toda
una delicatesen y cosas desde Foreigner, Survivor, Ozzy, Dio o Whitesnake
entre otros. Mucha variedad y calidad.
-El repertorio era de temas
de Purple, Rainbow, Dio, Whitesnake,
Survivor, Ozzy, Toto, Bon Jovi o Europe.
¿Algún tipo de criterio para seleccionar los temas? ¿Los vocalistas estuvieron
en ese proceso de selección?
Más o menos el repertorio lo
escogí yo. Traté de repartir entre cada cantante los temas que más se adecuasen
a sus virtudes, al ser muy distintos entre sí había determinadas canciones que
simplemente le vendrían mejor a uno u otro.
-Los temas de Coverdale le vienen perfectos a Manuel Escudero.
Fabuloso, desde luego. Otros
temas de Mr. Big o Bon Jovi le venían al pelo a Nacho. Era una propuesta musical que
buscaba darle el principal protagonismo a los cantantes, se trataba de que los
vocalistas brillasen y por eso se llamaba las Voces Del Rock. Yo me quise mantener en un segundo plano, dedicado
a la guitarra y a dirección musical del proyecto. Una grata experiencia.
-Finalmente el destino ha
querido que Ronnie Romero interprete
algunos de esos temas al lado de su compositor original. Sabes que esto es un Club
de Fans de Deep Purple. ¿Viste los
conciertos de Rainbow con Ronnie? ¿Qué te parecieron?
Sí, no iba a perdérmelo por
nada del mundo. Fui a los conciertos de Alemania no solo como fan, sino como
compañero de Ronnie en Lords Of Black, sabiendo que mucha
gente del negocio musical europeo, artistas o representantes de sellos
discográficos estarían presentes y sería muy bueno tener ese contacto personal;
y así fue, pudimos compartir muy buenos ratos con todos los músicos y staff de
la organización de esos shows, promotores, etc. Había mucho interés en todo lo
relacionado a Ronnie y Lords Of Black y nos trataron fenomenal
en todo momento.
Al margen de todo eso, como
asistente a los shows…siempre he sido fan incondicional de Ritchie, le admiro y he seguido toda su trayectoria, así que me
encantó que volviese al Rock y más con
Ronnie encima del escenario
cantando. Es cierto que me sorprendió que hiciese tanto material de Purple, sé que tenían más material
ensayado. Lo que vi fue algo único y maravilloso. Puede que si siguen actuando
varíen el repertorio hacia algo más cercano a Rainbow, lo que me parecerá perfecto. También vi a Rainbow con Doogie White en Los Angeles cuando vivía allí y fue un concierto
que me maravilló. Después Ritchie
desapareció de la escena del Rock,
su primer disco acústico me gustó pero no me interesó mucho su producción
posterior. Pensé que iba a ser algo puntual pero siguió ahondando en esa dirección
y le perdí la pista porque me interesaba más el Ritchie rockero de Stratocaster,
gruñón y polémico. Me gusta su carácter y muchas veces he simpatizado o
comprendido algunos de sus gestos y declaraciones mal interpretadas como
polémicas. Creo que me identifico mucho con él por ser también Aries, jaja.
- ¿Qué depara el futuro más próximo a Lords Of Black?
Buena pregunta…y ¿sabes qué?
No sabría decirte. Este grupo está entrando en el panorama internacional y lo
mejor es que no te puedo decir cuál puede ser el futuro del grupo, porque ahora
mismo no hay límites. En otras situaciones o grupos te podría decir que el
futuro sería como mucho los siguientes afrontar los mismos conciertos en las
mismas ciudades a 100 kms y, quizá ir a Sudamérica. Sin embargo, con Lords Of Black acabamos de girar
Europa, ir a Japón, anunciar nuestra próxima presencia en el prestigioso Prog Power Festival de Atlanta USA;
incluso podría ser que llegáramos a tocar en Australia –curiosamente nos
compran muchos discos por allí-. Las posibilidades son enormes porque el grupo
no tiene techo, lo cuál creo es lo más fascinante que podría decirte. Nosotros
seguiremos trabajando como hasta ahora, con la simple premisa diaria de hacerlo
lo mejor posible y seguir mejorando. Esperamos que esa “siembra” constante siga
dando y mejorando sus frutos.
- ¿Qué planes o proyectos de futuro tiene Tony Hernando?
No sé si retomaré algún disco
instrumental, tengo material para hacer un par de ellos. Lo que pasa es que
ahora mismo el mercado para los discos instrumentales no existe realmente, hoy
en día no hay un mercado para los discos instrumentales de guitarristas y
ningún interés dentro de la industria discográfica, así que si lo grabase puede
que lo acabase regalando gratis por internet o algo así. Es una pena pero el
asunto está así.
No hay un único culpable,
pienso que todos tenemos una parte de responsabilidad. Incluso el músico,
aunque quizá tenga menos culpa, es responsable de haberse bajado los pantalones
frente a todo el tema de las descargas ilegales. Cuando Lars Ulrich hace años denunció todo el tema de Napster la gente se le echó encima, pero resulta que tenía su parte
de razón. Unos años después te puedes dar cuenta de que no lo decía por sí
mismo, puesto que tenía su futuro más que asegurado, sino por todos aquellos
músicos y bandas que no van a poder salir adelante, o un nuevo Elvis Presley, Yngwie Malmsteen o John Lennon no va a poder salir de la
habitación de su casa porque a nadie le interesa. En una línea similar a la
denuncia de esa situación por parte de Lars Ulrich también se han pronunciado
algunos músicos importante y relevantes, como por ejemplo Gene Simmons, pero ha menudo ha sido malinterpretado o incluso
vilipendiado porque en el fondo se quiere mirar para otro lado y no es políticamente
correcto decirlo. En su momento, los músicos deberían haberse unido y no haber
permitido que la música terminara siendo un producto basura gratis, pero
¿cambiarlo ahora? Ya tienes a toda una nueva generación de chavales que estas
cosas ni se las plantea, no van a comprar un disco jamás porque se descargan
las discografías enteras en mp3 que luego apenas escucharán y no van a
conciertos porque prefieren verlo en Youtube
cómodamente en su ordenador o Smartphone; como si eso pudiera compararse a la
verdadera experiencia de asistir a un show en directo. Hoy día la gente se
queja por todo, que si los precios, los horarios de actuaciones o los
transportes…pues se quedan en casa que ya lo verán en Youtube. Nosotros hacíamos auténticas locuras o sacrificios por ver
el concierto de nuestro grupo favorito, sin importar donde había que ir, como
volverías a casa, etc.
-Esas cosas hacían que
valorases mucho más la música, eran otros tiempos.
Si, ha habido un cambio
brutal en que es la música y que puede significar para los chavales de hoy en
día.
-Para ir finalizando, nos
puedes dar tu breve opinión sobre estos músicos:
Andy Timmons:
Genial, único, maravilloso y, además, uno de mis mejores amigos.
Ritchie Kotzen:
Otro talento increíble y un tío muy especial.
Jeff Beck:
Inigualable, todos le hemos intentado imitar y solo él suena a Jeff Beck.
Ritchie Blackmore: Único, carisma, talento, ha escrito gran parte del manual de los
guitarristas.
Michael Schenker: Genio alemán, impredecible.
Paul Gibert:
uno de los mejores de una generación única. Un técnico maravilloso pero aparte
de todos los técnicos. Siempre tiene algo que decir por sí mismo y tiene un
sentido del humor maravilloso.
-Muchas gracias Tony por tu tiempo, tu paciencia y por atendernos de esta manera tan fabulosa.
Gracias a vosotros, ha sido
sin duda un rato estupendo y espero que sea una de esas entrevistas interesantes
y llenas de curiosidades. Un saludo a todos.
Lords Of Black: "Insane". Piano version.