Clube de Adictos a Deep Purple

Clube de Adictos a Deep Purple
Clube de Adictos a Deep Purple

Púrpura Chess

This blog is basically a musical site. Here we talk about the music we like, using different angles. As dear and missed Jon Lord once said: “Music is the highest kind of Art that exists”. I think the same way too.

Púrpura Chess

Púrpura Chess
Mostrando entradas con la etiqueta Transcendental Sky Guitar. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Transcendental Sky Guitar. Mostrar todas las entradas

domingo, 23 de diciembre de 2018

Entrevista a Uli Jon Roth: Sky Of Avalon, Transcendental Sky Guitar, Sky Academy. III.


“Debo decir que lo que más me gusta personalmente es componer y tocar música para Orquesta en un estilo completamente libre que me gusta denominar Rock y Sinfonía trabajado con una gran orquesta, pero también incluyendo cantantes de Rock y de Lírica; una mezcla de todos estos elementos”.

“Nunca me he considerado un guitarra de Rock, aunque sospecho que lo soy. Es algo que no he visto nunca especialmente interesante, prefiero liberarme de esas ataduras. Lo llamo usar distintos lenguajes musicales”.

“Con la música sinfónica puedo desarrollar mi propio lenguaje. En mis Symphonic Legends pretendo utilizar una diferente gama de colores para expresarme musicalmente. Es como aprender diferentes idiomas, pero en términos musicales.”.

“Intento crear un nuevo mundo y concepto bajo mi propia música. Tan pronto como empecé a escribir música sinfónica combinando Sinfonía, Concierto, Oratorio, Ópera y guitarra de Rock de la manera más orgánica y natural posible, me empezaron a surgir nuevos conceptos más amplios”.

“Es la manera en la que concibo el mundo, muy cercano al borde del abismo en más de un sentido en estos días. No está claro, pero creo que acabaremos sobreviviendo como especie porque soy algo optimista. Aunque podríamos estropearlo todo debido a nuestra innata falta de sabiduría; lo que viene a ser estupidez”.

“Ahora estamos [la Humanidad] en un estado de pubertad en el que tenemos un montón de posibilidades y poderes, mucha inteligencia artificial, pero en el apartado de sabiduría y sabiduría espiritual o superior –aspectos como la empatía o la metafísica– vamos algo cortos. Esto es preocupante”.

“Nunca me había acercado realmente a un concierto de violín genuino con la guitarra eléctrica. Decidí interpretar el más famoso de ellos [“Las Cuatro Estaciones”] adaptado a la Sky Guitar. No es un violín como tal, pero tampoco es una guitarra normal”.

“Pienso que traté “Las Cuatro Estaciones” con suficiente respeto, toqué todas las notas tal cual fueron escritas excepto un par de pasajes que no se pueden interpretar con la guitarra debido a una afinación distinta. [--] Al final añadí mi propio concierto, que es la verdadera metamorfosis”.

“La Sky Academy es un concepto de enseñanza musical. Traslada mi propia visión, mirar a la vida desde los ojos de la música. Todo lo que percibimos, sentimos o tocamos, es muy similar a la música, de hecho es música. Todo es música. Son los principales argumentos que rigen el universo”.


Cerramos con esta tercera parte la entrevista realizada a Uli Jon Roth. En esta entrega final Uli aborda su faceta e interés por la Música Clásica y otros elementos que conjuga para acabar dando forma a un estilo musical propio y personal. Nos ofrece algunas de sus visiones más personales sobre el sentido y el devenir de la Humanidad así como aspectos de su propia filosofía vital. Un Artista en el sentido más renacentista y global de la palabra.


-¿Qué hiciste artísticamente hablando tras finalizar con Electric Sun?

Hice muchas otras cosas, aunque dejé de actuar en directo durante unos trece años. No fue intencionado, sencillamente ocurrió así. Deje Electric Sun en 1986 y en 1987 tenía más canciones y quería hacer otro disco. Hice unas demos para este posible cuarto Lp, pero entonces decidí que quería hacer algo completamente diferente y compuse “Sky Concerto”.

-¿Hay alguna edición disponible de este concierto?

El score lo sacamos más tarde, estaba disponible en el merchandising de los conciertos. Era una pieza bastante extensa de piano y guitarra, no había nada grabado de orquesta. Su espíritu fue una experiencia de un gran aprendizaje para mí puesto que nunca había escrito música para orquesta y, al mismo tiempo, quería llevar la guitarra más allá. Nunca terminé de reproducirla al completo y nunca la he terminado de grabar porque justo después de comenzar a grabarla empecé a hacer otras cosas. Es por esto que el “Sky Concerto” nunca fue grabado.


-En 1991 trabajaste en “Aquila Suite”, unas bonitas e intensas composiciones para piano. ¿Cuáles fueron los motivos para caminar en esa dirección?

Por entonces, ya desde el espectro de la Música Clásica, estaba muy interesado en algunos aspectos relacionados con las melodías. Había escrito algunos estudios para la Sky Guitar, eran estudios de arpegios muy difíciles de interpretar y me di cuenta de que algunas de mis ideas necesitaban las dos manos. Necesitaba el amplio recorrido sonoro del piano y transcribí un par de esas piezas al piano. Como sonaban muy bien seguí escribiendo cosas para piano. El resultado fueron doce piezas de estudio para piano durante el verano de 1991. Nunca pensé realmente en publicarlo porque estaba dentro de la escena del Rock y la mayor parte de mi audiencia no tiene necesariamente porqué sentir interés por el piano, podría haber resultado extraño, aunque un tiempo más tarde lo publiqué como un extra. Debo decir que lo que más me gusta personalmente es componer y tocar música para Orquesta en un estilo completamente libre que me gusta denominar Rock y Sinfonía trabajado con una gran orquesta, pero también incluyendo cantantes de Rock y de Lírica; una mezcla de todos estos elementos. Desgraciadamente esto es más difícil de llevar al directo y más caro. Soy reconocido por ser guitarrista y haber tocado con Scorpions, la gente espera de mí este tipo de música. Aunque hay parte de mi audiencia que prefiere esta faceta con Orquesta. Nunca me he considerado un guitarra de Rock, aunque sospecho que lo soy. Es algo que no he visto nunca especialmente interesante, prefiero liberarme de esas ataduras. Lo llamo usar distintos lenguajes musicales –prefiero usar esta terminología en lugar de referirme a estilos musicales–. Con la música sinfónica puedo desarrollar mi propio lenguaje. En mis Symphonic Legends pretendo utilizar una diferente gama de colores para expresarme musicalmente. Es como aprender diferentes idiomas, pero en términos musicales. Me encanta el Flamenco andaluz y encuentro una fuerte influencia en mi música. Si escuchas “Sails of Charon” se pueden apreciar algunos de estos matices, aunque la gente no tenga necesariamente que ver esa idea; a esto me refiero cuando hablo de lenguaje musical. Otro ejemplo puede ser el uso del bending, que me viene directamente de los guitarras de Blues; crecí musicalmente con Hendrix. Mezclo todo esto con la manera clásica, compositores como Vivaldi, Bach, Mozart o Beethoven entre otros. Se puede comprobar en mi música que, usando mi lenguaje, puedo escuchar los originales en mi casa y sacar de ahí mi propia versión multilingüe. Habrá gente que prefiera que use un solo lenguaje, sin embargo me encanta cruzar los límites, salirme de lo establecido y poder expresar mi propia idea.

-Bajo la denominación de Sky Of Avalon has compuesto parte de las “Symphonic Legends Of Avalon”. En ellas introduces al oyente en un nuevo mundo musical y de conceptos filosóficos. ¿Puedes explicarnos algo sobre esta nueva concepción? ¿Cuál sería la interpretación adecuada de Sky Of Avalon?

Realmente todo empezó con “Sky Concerto”, algo libre y sin límites. Aunque siempre hay límites, porque sin límites no hay forma, se trataba más bien de ampliar esos límites. Comencé a escribir pequeñas piezas como “Aquila Suite” y cosas más grandes como mi sinfonía “Europa”, cada una de ellas empujaban los límites a su manera. Intento crear un nuevo mundo y concepto bajo mi propia música, más o menos exitoso. Es un nuevo viaje para mí. Tan pronto como empecé a escribir música sinfónica combinando realmente Sinfonía, Concierto, Oratorio, Ópera y guitarra de Rock de la manera más orgánica y natural posible, me empezaron a surgir nuevos conceptos más amplios. “Sky Of Avalon” era básicamente una serie de músicas que quería denominar “Symphonic Legends”. Empecé a escribir una sinfonía como tal, pero no exactamente una sinfonía clásica con sus propias normas. Preferí romper esas reglas y poder encontrar de manera libre para lo que quería expresar. Era perfectamente consciente de la manera tradicional de componer una sinfonía, lo que ocurre es que quise seguir mi propio sentir. Se trata de un concepto muy visual de la música, algo así como una banda sonora sin película. Intenté desarrollar también un nuevo formato para el cd.


-El libreto de “Sky of Avalon” se abre como si simulase el cinemascope de las películas de cine.

Eso fue exactamente lo que quise transmitir con el libreto del cd. No soporto el aspecto visual de este formato. No tengo problema con el sonido, pero los libretos me parecen demasiado pequeños; vamos, un timo. No se pueden ni leer las letras, las fotos son muy pequeñas y no estaba nada cómodo con esa configuración. Así que decidí darle este formato y se lo propuse a la discográfica. La persona de la compañía me dijo que era demasiado caro plantear este formato para el libreto. Más tarde tuvimos una cena con el director de la compañía y cuando le enseñé todo el diseño decidió que se llevase a cabo. Lo vamos a llevar a cabo el próximo año, cuando hagamos el tour del aniversario, cuando toquemos el “Metamorphosis”. Pretendemos editar una versión en vinilo con el artwork al completo. Nada de Micky Mouse (risas).
 
-¿Podrías contarnos algo más sobre estas “Symphonic Legends”: “Soldiers Of Grace”, “Europa Ex Faviila” e “Hiroshima De Profundis”?

La primera de las sinfonías de “Sky Of Avalon” es “Soldiers Of Grace”. Se trataba de una historia sobre el bien y el mal, la Historia de la Humanidad. Versa sobre el origen espiritual de nuestra especie, un poco como mezclar “Starwars” con “El Rey Arturo” en una galaxia muy lejana. Trabajé el concepto y lo comencé, pero nunca lo he llegado a terminar. Puede que algún día lo retome. Hay muchos proyectos que aparcas durante unos cuantos años y de repente un día ven la luz. No sé por qué ocurre, pero a veces dejo cosas por terminar; las olvido y pasan a coger polvo en un cajón hasta que de pronto un día las vuelvo a ver y encuentro lo que me faltaba para terminarlo. En lo que respecta a “Sky Of Avalon” fue grabado en el año 1995 y editado al año siguiente.
La primera sinfonía que terminé fue en el año 1993, se trata de “Europa Ex Favilla”. La interpretamos en directo con una orquesta en una ciudad de Bélgica siendo grabada y retransmitida por la televisión alemana, aunque nunca la llegamos a grabar para publicarla en disco. Llegamos a grabar ese concierto en audio y vídeo, pero no quedé del todo contento con el resultado y no lo publicamos; me gustó la música, pero no el sonido de la grabación.

-Pude ver la grabación de ese concierto del que nos hablas, creo que en Lieja. Lo emitió la cadena alemana WDR. Lo curioso es que parece el ensayo general. Si es así, ¿por qué no grabar la premiere?

Tocamos solo una parte de la sinfonía. Realmente lo que se grabó fue la premiere, aunque parecía un ensayo general. Lo que ocurrió es que hubo algo de confusión en los momentos previos al estreno. La orquesta vino a tocar directamente desde Brasil y el productor pensó que, como nosotros éramos músicos de Rock, podían ir vestidos de manera informal. Esto es algo completamente ridículo, porque no queríamos que aquello pareciese un ensayo. De este modo los músicos de Rock íbamos vestidos como perfectos caballeros para la ocasión, mientras que los músicos de la orquesta lucían con un look casual; vamos, el mundo al revés. Era algo cómico, lamentablemente este asunto rompió la imagen del show y fue por ello por lo que finalmente no se lanzó al mercado como un dvd. Contábamos con una gran pantalla trasera que proyectaba bonitas y sugerentes imágenes, pero los músicos de la orquesta lucían un look inusualmente desorganizado. No obstante la interpretación musical fue brillante. Cuando el productor me mandó la cinta y la vi le comenté que de ninguna manera se podía publicar eso así. Finalmente solo se pasó por la TV alemana puesto que ya estaba acordado y firmado con anterioridad. Tengo planeado volverla a interpretar este año y grabarla. Todo está ahora en fase de preparación, por lo que habrá que cruzar los dedos para que finalmente se pueda llevar a cabo. Pienso que es una de las composiciones más bellas que he creado en toda mi vida y ahora puede ser el momento adecuado para recuperarla.


-Esas son grandes noticias, que vuelvas a interpretar estas piezas clásicas.

Estoy deseándolo. Es el nivel más alto, una frontera que deseo atravesar, trabajar y componer música en este formato. Además así puedo rendir tributo a mucho grandes músicos de este terreno. Es importante para mí. Reinterpretar los viejos temas está bien, los músicos de Clásica lo hacen, pero es mucho más excitante dar un paso hacia el futuro, romper barreras.

-¿Y sobre “Hiroshima De Profundis”?

Esta sinfonía está en una situación similar. La pieza estaba prácticamente finalizada y se suponía que se iba a estrenar en la propia ciudad de Hiroshima. Justo antes de completarla apareció un sponsor para este proyecto, desgraciadamente ese sponsor tuvo un fatal accidente de coche y todo se paró. De este modo nunca se llegó a interpretar esta sinfonía en vivo. Para todo el que quiera escuchar el inicio de esta pieza, aparece en el comienzo del segundo volumen de “Transcendental Sky Guitar”. Aparece mezclada con la versión de “Hiroshima”.

-Ahora me gustaría preguntarte por una cuestión delicada. Mientras trabajabas en esas sinfonías,  Monika Dannemann desgraciadamente falleció (DEP). Hablamos de Abril de 1996. En ese momento empezaste a componer un tributo especial para ella del que anunciaste su título: “Requiem For An Angel”. ¿Qué nos puedes contar de este proyecto? ¿En qué momento del proceso compositivo se encuentra?

“Soldiers Of Grace” fue también finalizada, pero solo grabada en fragmentos debido a que mi pareja Monika Dannemann falleció por aquel entonces. Esto supuso un gran shock para mí. Dejé de trabajar en estas sinfonías que tenía por entonces entre manos y empecé a componer un tributo musical especial para ella, lo llamé “Requien For An Angel” y me llevó tres años de trabajo componerlo. Se trata de una pieza de más de dos horas de música con muchas y variadas partes. Grabé gran cantidad de partes, incluyendo orquesta, guitarras, grupo y voces. El problema es que al ser un proyecto tan grande, no lo terminé en su totalidad y, por otro lado, no quedé del todo satisfecho con algunos elementos de su estructura –cuando tienes algo tan grande y con tantos componentes en tus manos, todo tiene que fluir armónicamente de principio a fin como si de una película se tratase y eso no es tarea fácil–. Estoy satisfecho prácticamente con todo, pero no en su totalidad; por lo que la realidad es que todavía no la he terminado por completo.
Recientemente ha habido algo de movimiento en esta dirección, he pasado todo a un nuevo sistema y puede ser que después de lo que haga con Electric Sun haya avances en este sentido. Tengo que hacerlo y supongo que lo haré en algún momento de mi vida. Es algo difícil para mí, puesto que tengo que volver a composiciones y cosas del pasado, es una montaña muy elevada para escalar. Revisar las composiciones antiguas y editar un nuevo boceto para trabajar con él. Añadirle cosas nuevas para terminarla. No quiero hacer promesas en este momento, pero seguro que lo acabo en los próximos veinte años.

                                                          Monika Dannemann.

-En 1996 la compañía de discos Zero Japón publicó “Prologue To The Symphonic Legends”, un extracto de esas sinfonías. La primera vez que lo escuché realmente me voló la cabeza. Aquí nos presentas esa nueva idea de pasar los límites con tu música.

Se grabó en 1995 y se publicó en 1996. Componer y tocar con orquesta es realmente lo que más me llega. Tributar a los grandes compositores es algo que está bien, es necesario. El problema es que siempre se hace lo mismo y eso no es emocionante. Los músicos de Clásica reinterpretan perfectamente las viejas obras, pero a mí me resulta más excitante sobrepasar los límites y buscar algo nuevo.


-Te quiero preguntar por “Until the end of time”, uno de los temas que más me impactó de este “Prologue To the Symphonic Legends”. ¿Qué nos puedes decir sobre esta canción?

Muchas gracias por tus palabras. Esta canción probablemente sea una de las más afortunadas. Es la melodía más bonita de toda la obra.

                                                     Sky Of Avalon: "Until the end of time".

-El último disco que has publicado como Sky Of Avalon/Uli Jon Roth lleva por título “Under A Dark Sky”. ¿Debemos considerarlo bajo el epígrafe de Sky Of Avalon, Uli Jon Roth o ambos?

“Under A dark Sky” pertenece a Sky Of Avalon, pero no se trata de una sinfonía. Debe considerarse más bien como una colección de grandes canciones que se han escrito bajo esa propia concepción musical.

Benediction” y “Lights & shadows” representan uno de los momentos más inspirados de dicho disco en mi opinión. ¿Qué sentimientos tienes acerca de estas dos canciones?

Son dos de las canciones más bonitas del álbum. “Benediction” realmente es el comienzo de “Lights & shadows” y hay un punto dónde se funden igual que el afluente se suma al río principal. El momento en el que entra la guitarra es uno de mis pasajes favoritos de todo el disco, además es una de las letras que más me gustan del álbum. Esta canción llegó casi al final de la grabación del disco, mientras lo mezclábamos y urgía acabarla. No estaba del todo acabada y el final estaba algo improvisado, pero quería completarla de todos modos, acabamos haciendo algo diferente. No la hemos tocado en vivo, pero realmente queramos hacerla.

                                                        Uli Jon Roth: "Benediction".

                                                        Uli Jon Roth: "Light & shadows".

-¿Y de la portada?

Una de las más impresionantes. Está hecha por ordenador, un photoshop, de varias fotografías. Son diferentes ciudades del mundo, en un valle gigantesco bajo un cielo negro pero con un arcoíris por encima del cielo. Se trata de una imagen mezclada. Es la manera en la que concibo el mundo, muy cercano al borde del abismo en más de un sentido en estos días. No está claro que realmente podamos sobrevivir como especie. Bueno, creo que acabaremos sobreviviendo porque soy algo optimista. Aunque podríamos estropearlo todo debido a nuestra innata falta de sabiduría; lo que viene a ser estupidez. Ahora estamos en un estado de pubertad en el que tenemos un montón de posibilidades y poderes, mucha inteligencia artificial, pero en el apartado de sabiduría y sabiduría espiritual  o superior –aspectos como la empatía o la metafísica– vamos algo cortos. Esto es preocupante. Cuando miro al mundo de hoy, la política, los sistemas que imperan o el modo en el que las generaciones actuales se están desarrollando, me preocupa. Es una imagen fascinante pero está muy lejos de ser una imagen positiva. Hay muchas luces y sombras, a veces más sombras que luz. Creo que realmente es responsabilidad nuestra darle la vuelta a esto, facilitar un camino hacia el futuro, asegurar que nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de la belleza de nuestro planeta y no destrozarlo ni dinamitarlo. Es un álbum conceptual y la portada intenta expresar eso. Esta portada me vino de un modo extraño. Fue el día que iba a firmar el contrato del disco, creo que fue el día del concierto de Wacken con Scorpions. Cuando conducía hacía el festival, que está en un campo muy grande al norte de Hannover,  había un cielo muy oscuro a un lado de la carretera, pero también había un arcoíris al otro lado y me vino la idea del cielo oscuro y el arcoíris. Ya tenía el título del disco, aunque ese fue el momento en el que concebí la idea de la portada y de las ciudades.


-Volvemos para atrás en el tiempo. En 1998 Joe Satriani os invitó a Michael Schenker y a ti a tocar en el G3, realizando un tour por toda Europa. ¿Fue tu primera gira en directo desde 1985? ¿Sentiste que el G3 era el modo correcto de volver a los escenarios?

Fue la primera gira en trece años. Hice unas cuantas actuaciones esporádicas en esos años incluido el de la Orquesta en Bruselas, la gira con Jack Bruce en el Different Side Of Jimi Hendrix en Alemania y cosas así. Sin embargo este fue el primer tour propiamente dicho. Me sorprendí cuando recibí una invitación de Joe y acepté. El concepto del G3 es instrumental, por eso escribí el tema “Sky overture”; de hecho se llamaba inicialmente “G3 overture”. Es un título más inspirador, la palabra “cielo” tiene un recorrido mayor. Este tema fue de hecho el inicio de los shows de esta gira G3.

                                                      G3: Satriani, Schenker y Roth.

                                                Transcendental Sky Guitar: "Sky overture".

-En el año 1999 anunciaste la grabación de un show en Viena con idea de publicar un disco en directo. Finalmente ese disco no vio la luz y acabaste publicando las obras “The Phoenix Vol I” y “The Dragon Vol II” como un doble cd bajo el nombre de Transcendental Sky Guitar. ¿Qué pasó con el directo de Viena? ¿Por qué publicar este doble cd?

Ese concierto de Viena fue un buen show, pero no me acabó de gustar cómo sonaron algunas canciones. Acabamos usando solo unas cuantas. Después tuve la idea de llevar el concepto algo más lejos. Por entonces vivía en una mansión en Gales con mi propio estudio de grabación y sala de ensayo, con frecuencia nos juntábamos para tocar y grabar cosas mi amigo Don Airey –actual teclista de Deep Purple– y yo. Se me ocurrió grabar todas las piezas para la guitarra, incluso más que lo que habíamos tocado en el directo. Tocamos e improvisamos un montón mientras la cinta de grabación estaba rodando. Algunas de las cosas de Trascendental Sky Gguitar son básicamente esas grabaciones e ideas sueltas que surgían en el momento. Hay cosas que son solo teclado y guitarra que tocamos Don y yo para nosotros. Improvisábamos mucho tiempo los dos solos. Algunas de esas piezas, como “Mazurka” de Chopin, quería transcribirlas para interpretar con la Sky Guitar. Le enseñé las partituras a Don, que tiene un don especial para leer música como el resto de la gente lee un libro, y las interpretó inmediatamente; muy pocos músicos pueden hacer eso. En esencia Transcendental Sky Guitar es un concepto dedicado a la Sky Guitar y las distintas posibilidades que ofrece para interpretar música.


-“Metamorphosis of Vivaldi’s Four Seasons” supuso tu tercera entrega como Transcendental Sky Guitar. ¿Qué piensas de esta inmortal composición de Vivaldi? ¿Cuáles fueron los motivos para llevar a cabo esta adaptación?

También es material para la TSG. La gente se sorprendió. En el ámbito de la música clásica tuvo una buena recepción, o así lo percibí. Era como un soplo de aire fresco tocar a Vivaldi de un modo completamente distinto, con un swing diferente y con un toque romántico y barroco a través del tiempo más que un acercamiento sobrio. Sin embargo, al mismo tiempo entre mi audiencia más rockera hubo gente a la que no le gustó. Imagino que prefieren escucharme tocar la guitarra en una onda Electric Sun o Scorpions. Percibí una mezcla de sensaciones encontradas entre mis seguidores. Imagino que eso está bien; cada cosa es para lo que es. Supongo que cada música es para lo que es, no puedes satisfacer a todo el mundo a la vez. Para mí fue un gran paso por que era algo que nunca había hecho con la guitarra eléctrica, acercarme realmente a un concierto de violín genuino. Decidí interpretar el más famoso de ellos, adaptado a la Sky Guitar. No es un violín como tal, pero tampoco es una guitarra normal. Pienso que traté “Las Cuatro Estaciones” con suficiente respeto, toqué todas las notas tal cual fueron escritas excepto un par de pasajes que no se pueden interpretar con la guitarra debido a una afinación distinta. Tocar esta obra respetándola en su totalidad no es posible con una guitarra eléctrica normal, sería necesario bajar todas las notas una octava de la composición original y esto destroza la obra para el resto de los instrumentos. Está muy cuidadosamente orquestada por Vivaldi y en cuanto la tocas las cosas empiezan a ir mal. De todos modos me tomé la libertad de incluir percusión, a veces incluso usando batería. Al menos en una pieza añadí una base completamente diferente y la hice algo más libre para interpretar, hablo de “The Triumph of Spring”, en el original tiene notas sostenidas a modo de ostinato. Si exceptuamos este detalle, me amoldé al original. Al final añadí mi propio concierto, que es la verdadera metamorfosis.


-El disco presenta una cueva composición, la pieza titulada “Metamorphosis”, algo así como la Quinta Estación. ¿Qué nos puedes contar de dicha pieza?

Es una pieza basada en la obra de Vivaldi. Está basada en fragmentos de la obra, pero es completamente diferente. Una vez más llevando la guitarra hacía un lugar en el que no había estado antes. Antes de eso pensaba que ni siquiera era posible. Cuando miré los libretos de Vivaldi pensé que ni siquiera era posible transcribirlo para guitarra. Me senté tranquilamente en mi estudio y observé que había una manera de hacerlo, tenía que refinar nuevas técnicas puesto que este concierto está compuesto para violín. Algo así como si te encuentras conduciendo un camión por una colina muy empinada.

                                     Uli Jon Roth & Sky Orchestra: "Cry of the night". Vídeo oficial.

- Tocaste “Metamorphosis” en la gira que hiciste por Reino Unido junto con Frank Marino, Jack Bruce y Glenn Hughes, el Legends Of Rock, a finales de 2002. Tuve la fortuna de presenciar vuestro show en Londres y creo recordar que, además de “Metamorphosis”, interpretaste algo del musical West Side Story.

Es cierto, lo estrenamos en esa gira. Además de incluir “Metamorphosis” también tocamos “María” y “America” del “West Side Story”.

                                                      Uli Jon Roth y Frank Marino.

-Ahora nos gustaría abordar un poco tu faceta educativa dentro de la música. ¿Qué opinas sobre enseñar conocimientos musicales a otras personas? ¿En qué momento sentiste la necesidad de enseñar a estudiantes?

Es una parte muy importante de mi vida. No estamos haciendo actualmente nada de los seminarios en este año; bueno, algo queremos hacer en Suecia más adelante. Hicimos muchos en los años anteriores. Todo esto empezó en 2006 en Los Ángeles con cinco días de seminarios. Vino gente de todo el mundo. Incluía tres días de actuaciones con músicos invitados. Una de las cosas más bonitas que he hecho. Lo que te puedo asegurar es que habrá más Sky Academy en el futuro.

-¿Puedes explicar a los lectores de HUSH-Púrpura Chess el concepto y sentido de la Sky Academy?

Es un concepto de enseñanza musical. Traslada mi propia visión, mirar a la vida desde los ojos de la música. Todo lo que percibimos, sentimos o tocamos, es muy similar a la música, de hecho es música. Es una enseñanza de mi propia filosofía de vida bajo la perspectiva de la música. Todo lo que vemos, sentimos o tocamos está relacionado con la música. Todo es música. Son los principales argumentos que rigen el universo. A lo largo de los años es lo que he experimentado a nivel filosófico. Me he sentido fascinado por encontrar estas leyes, interpretarlas a lo largo de toda mi vida. Ha sido un largo camino de conocimiento desde mi juventud. Desde que era adolescente estaba fascinado por la música, por qué determinadas notas, acordes, o ritmos nos afectan de esa manera. Al igual que unas notas tienen siempre el mismo color y otras tienen distintos colores, eso es innegable. Aunque también hay un aspecto relativo en ello, igual que en la vida hay aspectos que están relacionados entre sí. La música puede enseñarnos muchas cosas sobre la vida y sus significados. Es un aspecto de la vida, de la fuerza de Dios, como una fuerza creadora de la vida y del universo. El universo está creado bajo principios musicales, no deja de ser armonía. Con la Sky Academy intento acercarme a estas concepciones y estudios, no solo el aspecto de tocar la guitarra como tal, sino la metafísica y filosofía de estas cuestiones. Tocar es solo una parte de esto. Por supuesto hay otros instrumentos, canto, violín etc. El instrumento realmente  es un puente para llegar a estas consideraciones, no solo dominando su interpretación. De hecho muchos músicos están principalmente interesados en ese aspecto. Lo más importante en la Sky Academy es despertar un destello de inspiración en los estudiantes, intentar ayudar a los estudiantes a salir de la oscuridad, que se acerquen más al alma de la música, básicamente es como potenciar el proceso del despertar musical y personal de cada alumno. Aunque el concepto es elevado, pienso que es posible encontrar una vía de comunicación a este nivel con la música. Seguro que esto no es del interés de todo el mundo, muchos músicos lo que hacen es sentarse delante de la TV con una cerveza y coger unos acordes; no hay nada malo en ello, desde luego. Sin embargo en la Sky Academy buscamos ir más allá, buscar las respuestas de cada uno y que se conviertan en mejores músicos, instrumentistas y –esperamos– mejores personas.

                                                       The Jimi Hendrix Concerts.

-El proyecto “A Different Side Of Jimi Hendrix” fue un tributo musical a la figura musical de Hendrix. Incluso una de las actuaciones se grabó y televisó por parte de la TV alemana. ¿Qué opinión tienes sobre este tipo de actuaciones?

Hubo un tiempo en el que era muy popular hacer este tipo de conciertos, con repertorio completo de Hendrix; me solían llamar para este tipo de shows. He tocado recientemente con músicos como Steve Vai o Steve Morse en el Guitare Festival. También actué con Deep Purple en el Guitare On Scene; toqué antes que ellos y fue grabado, pero no ha acabado de salir. La noche que tocamos con Steve Vai, Morse y yo está registrado en vídeo y se puede ver en youtube.

-Además de los comentados anteriormente, ¿hay algún otro festival que recuerdes de manera especial por el motivo que sea?

La verdad es que ha habido unos cuantos. El Legends Of Rock: Live At Donnington, con Michael Schenker, Jack Bruce y UFO fue uno de los más importantes y el vídeo que salió publicado de dicha actuación me parece realmente bueno. Ha habido algunos más, desgraciadamente no se grabaron en vivo.

-Muchas gracias por tu amabilidad, paciencia y cercanía con nosotros. Esta es la última pregunta. ¿Qué significa la figura musical, artística y personal de Jimi Hendrix para ti?

Para mí es un genio, lo primero. Cambió completamente la cara de la música en apenas cuatro años. Sin ningún tipo de estudios musicales, tenía la inspiración de un genio. Creó un nuevo y completo lenguaje musical. Pasarán doscientos años y la gente seguirá sin olvidar a Jimi Hendrix. En lo que respecta al nivel personal aprendí mucho de él, sobre inspiración, música, espiritualmente. Me siento muy cercano a él. Fue alguien completamente único.





Dedicado a la memoria de Zeno Roth (1965 - 2018).
D.E.P.





Agradecimientos a Javier Terrones.










miércoles, 10 de octubre de 2018

Entrevista a Uli Jon Roth: Dawn Road, Scorpions, Electric Sun, TSG, Sky Of Avalon. Parte I.


“Improvisar para mí es algo natural, es de lo que más me gusta a la hora de tocar música. Me ha resultado fácil desde el principio. A mucha gente le resulta difícil y no entiendo el motivo”.

“No sé si soy perfeccionista, lo que ocurre es que tengo una idea muy clara de cómo quiero que suene mi música y normalmente eso es muy difícil de conseguir en el estudio”.

“Hubo una respuesta más grande con el siguiente disco “In trance” y la mayor reacción se produjo con “Virgin Killer”, que resultó bastante popular en Francia e Inglaterra. Los dos discos son pilares que hicieron conocido a Scorpions en estos lugares”.

“Todo era muy rápido por entonces en Scorpions, la estructura de las composiciones no era demasiado complicada. Solíamos experimentar sobre la marcha y no necesitábamos mucho tiempo. Tocando en directo era como iban mejorando las composiciones, el sonido”.

“Las composiciones salieron así. No nos era difícil componer, el proceso resultó muy orgánico y natural. Pienso que con “Virgin Killer” creamos un nuevo “lo que sea” en el campo del Rock”.

“En Scorpions éramos muy aventureros. Lo primero que hicimos en este terreno fue con “Drifting sun”, la parte media era improvisada cada noche. En ese sentido éramos como Deep Purple, había mucha libertad para tocar. La mayoría de las bandas no lo hacen y me resulta muy aburrido”.

“Nunca he llegado a encontrar el sonido real de la música en ningún disco. El sonido real de la guitarra en una buena sala suena tridimensional, cuando lo escucho desde un altavoz y grabado con micrófonos no deja de ser como un pobre y barato reflejo de ese sonido real”.

“Conocer a Monika Dannemann fue muy importante para mí, tanto artística como espiritualmente. Antes de conocerla mis letras no tenían tanta fuerza ni tanto mensaje […] Ella fue una gran inspiración que nunca volverá”.




Tengo el inmenso honor y placer de presentaros una charla en profundidad con el músico y compositor Uli Jon Roth. Este genio de las seis cuerdas y auténtico visionario del que estoy seguro se estudiará su obra en los siglos venideros -si es que nuestra forma de vida no ha acabado aniquilándose a sí misma- tuvo la deferencia y amabilidad de compartir con nosotros tres largas tardes de su prolífica vida artística para saciar nuestras curiosidades con respecto a su vida, obra e inquietudes artísticas y vitales. El que fuera guitarrista de la etapa clásica de Scorpions que culminó en el esencial doble en directo “Tokyo Tapes”, creador del grupo Electric Sun, artista en solitario con proyectos tan novedosos como Transcendental Sky Guitar, la personal fusión del Rock/Música Clásica en Sky Of Avalon o inventor de un nuevo modelo de guitarra eléctrica patentado bajo el apelativo de Sky Guitar nos regaló un repaso a su recorrido artístico y vital en el que nos contó un buen número de curiosidades y reveló alguna que otra información no conocida hasta ahora por el gran público.
Como él mismo nos cuenta, a finales de este año comienza un nuevo tour mundial en el que celebra sus cincuenta años en el mundo de la música. Un triple aniversario que conmemora los cuarenta años del “Tokyo tapes” de Scorpions, los cuarenta del nacimiento de su grupo Electric Sun y el cincuenta aniversario de la primera vez que el propio Uli se subió a un escenario. Unos conciertos con repertorios y sorpresas especiales que nadie que sienta pasión por su música debería perderse.
Por expreso deseo del artista la entrevista se publicará en tres partes; en esta primera entrega Uli Roth aborda sus inicios, sus años con Scorpions y su inminente gira mundial 50 aniversario.
Hoy se cumple uno de esos sueños de categoría irrealizable que este humilde escriba tenía en mente cuando empezó por completo accidente en este maravilloso mundo de las entrevistas a artistas. Stay in the light.


-¿Cuál es tu primer recuerdo musical? ¿Cómo fueron tus primeros contactos con la música?

Mi primer recuerdo era cuando tenía tres años. Había una canción en la radio que era un éxito en EEUU. Se llamaba “Hang down your head Tom Dooley” que era un hit en América en aquellos años. Me recuerdo claramente tarareándola con la radio de fondo. Más tarde recuerdo escuchar más música en la radio, cuando era algo más mayor. Solía escuchar canciones de Folk alemán, fundamentalmente las melodías que cantábamos en el cole. Cuando me hice algo más mayor descubrí a los Beatles. Un buen comienzo. Esto fue antes de aprender a tocar algún instrumento. Entonces aprendí a tocar algo el bajo y la trompeta, después llegué a la guitarra solista.

                                                   "Hang down your head Tom Dooley"

-¿Qué tipo de música o artistas te influenciaron de joven?

Cuando era mucho más joven hubo muchas influencias.  Hubo una fuerte influencia de Jimi Hendrix, en mi primera época con Scorpions y Electric Sun. A la vez estaba muy influenciado por la música clásica, mis compositores favoritos, y solía estudiar su música. Hace bastante tiempo que escucho poca música, solo ocasionalmente cuando alguien me la pone, la toca o en algún festival que escucho a otros grupos. Sigo estudiando activamente a los grandes maestros. Me gusta tocar el piano y sigo aprendiendo de mis grandes maestros, gente como Mozart, Bach o Beethoven.

-Pienso que eres un gran pianista. ¿Tocas algún otro instrumento además de la guitarra?

Toco piano y violín. Me encanta tocar el piano, no me considero un gran pianista, sé tocarlo y me gusta. Lo uso sobre todo para componer, improvisar. Los grandes pianistas empiezan a tocar a los tres años, una sensación diferente.

-Te pido que intentes regresar por un momento a tu primera actuación en directo interpretando música. ¿Qué recuerdas de ello? ¿Cómo sentiste la experiencia?

Me acuerdo muy bien, el año que viene celebro el cincuenta aniversario de mi primera actuación. Fue en 1968, tenía trece años y fue con el grupo Blue Infinity. No llevaba mucho tiempo tocando la guitarra pero había progresado bastante. Se trataba básicamente de Blues con la gente bailando, se lo pasaban bien, cosas de los Shadows, Cream. Lo recuerdo muy bien. Me sentí muy cómodo tocando encima de un escenario y por suerte sigo teniendo la misma sensación.

                                                           Uli Roth. Blue Infinity.

-¿Fue Blue Infinity tu primer grupo?

Sí, fue mi primera banda.

-¿Ya intentabais componer vuestra propia música en el grupo o interpretabais versiones?

No, por entonces llevaba solo un año tocando la guitarra. Eso sí, empezamos a improvisar casi de inmediato sobre el escenario y eso no deja de ser el inicio para empezar a componer

-¿Te resulta difícil improvisar?

Para mí es algo natural, es de lo que más me gusta a la hora de tocar música. Me ha resultado fácil desde el principio. A mucha gente le resulta difícil y no entiendo el motivo.

-Dentro del Rock no hay muchos músicos que improvisen en los conciertos y tú eres una de las excepciones, también podemos incluir aquí a Ritchie Blackmore. ¿Qué es lo que te llama la atención a la hora de improvisar sobre un escenario?

Me gusta tocar cosas diferentes cada noche, para sentir algo diferente. Hay un elemento de riesgo en la improvisación, te puede salir mal, pero me atrae; es la emoción del momento, la sorpresa, nadie sabe lo que va a pasar en ese momento, incluido yo. Blackmore es de los que también lo hacen.

-¿Cómo se produjo tu paso de Blue Infinity a  Dawn Road?

Hubo un par de cosas en medio. Primero hubo un grupo de tres músicos y luego de cuatro. Eso fue más o menos hasta el 1972. Se llamaba Blues Company, luego cambió a Blues Exchange. No estoy seguro cuál fue antes y tampoco sé realmente por qué se llamaba así el grupo. Fue con Blues Exchange cuando empezamos a componer nuestras propias canciones. Esto pudo ocurrir allá por el año1969.

-En Dawn Road tocabas con Jurgen Rosenthal a la batería, Francis Buchholz al bajo y Achim Kirschning al teclado. ¿Ya habíais trabajado juntos anteriormente?

Éramos cuatro en el grupo. Tocábamos solo nuestro propio material. Francis ya estaba en la banda anterior (Blues Exchange), también conocía a Jurgen. Por otro lado Achim y yo ya éramos amigos anteriormente.

                                                            Blues Exchange.

-En lo que respecta a la música de Dawn Road, solo he podido escuchar el tema titulado  “Turn the time” que apareció en el disco de Trascendental Sky Guitar. Parece ser que había algunas referencias Neoclásicas en vuestra música. ¿Nos puedes contar algo de las composiciones del grupo por aquel entonces?

Era una canción que hice para Dawn Road, junto con Achim. Lo que tocábamos constituía un viaje musical, no se trataba de  música comercial. Tenía matices de algo que podríamos denominar como Rock Progresivo. También tocábamos cosas clásicas entre medias, una mezcla de Bach. Teníamos canciones tituladas con los nombres de los colores, una la “Amarilla”, la “Verde”, otra la “Morada”...
 
-¿Existen cosas registradas por Dawn Road de aquellos años, demos, sesiones o cosas por el estilo? En caso positivo, ¿hay alguna posibilidad de que vean la luz?

Sí, grabamos alguna demo, pero no creo que tenga la calidad suficiente para publicarla. No sé dónde pueden estar a día de hoy, probablemente se hayan perdido.

                           Dawn Road: Jurgen Rosenthal, Uli Roth, Francis Buchholz y Achim Kirschning.                                                 
                                                                 Dawn Road.

                                                     Uli Jon Roth: "Turn the time". TSG.

-Has estado celebrando el cuarenta aniversario del disco en directo “Tokyo Tapes” de tu etapa en Scorpions. Imagino que te habrán preguntado esto muchas veces y te pido disculpas de antemano, pero siempre hay detalles que no quedan del todo claros. En un principio te uniste a ellos para actuar en un único concierto, pero al final el grupo se volvió a reformar ¿Nos podrías explicar a los lectores de HUSH - Púrpura Chess cómo se produjo tu decisión de entrar a formar parte de Scorpions?

Fue una decisión natural, antes de unirme a la banda Mi chael Schenker tocaba la guitarra. Él dejó el grupo para ir a UFO. Scopions prácticamente se rompieron, en realidad solo quedaba Rudolf. Tenía un contrato para una actuación. Me llamó para ver si podía tocar y lo hice. Tocamos y nos lo pasamos realmente bien con Rudolf y Klaus, pero la banda se había acabado tras ese show. Durante el verano empezamos a tocar juntos con  Rudolf. Le preguntó a Klaus sobre la idea de volver y cantar con nosotros en los ensayos, a él también le gustó. Scorpions tenían un contrato discográfico y decidimos seguir como ese nombre por ello. Pasamos a ser cuatro miembros de Dawn Road con dos de Scorpions. Grabamos “Fly To The Rainbow” con seis músicos inicialmente. Achim acabó como profesor, dejó la música, sentía que no era su estilo de vida.

- Scorpions grabó y publicó “Fly to the Rainbow” en 1974.  ¿Usasteis canciones  anteriores o todo el material se compuso específicamente para el álbum?

Algunas estaban compuestas por Michael y Rudolf, canciones como “Far away” y “Fly people fly”. Usamos esas canciones para el disco. Solo grabamos  lo que teníamos. No había más tiempo para ello, solo tuvimos una semana para grabar.

.¿Podrías contarnos algo de “Drifting Sun”, una de mis favoritas?

La escribí en otoño del 73, la primera que hice para Scopions. Obviamente tiene influencia del espíritu de Hendrix. La letra suena a Bob Dylan aunque en aquel momento no era fan de él. La tocábamos en directo en los conciertos durante muchas giras.

-¿Tiene la canción “Fly to the Rainbow” algún elemento de tu anterior grupo Dawn Road?

Totalmente. La sección de la mitad final –lo que va recitado– es básicamente una parte de  “Turn the time”. Además ambas canciones tienen un tratamiento similar

                    Scorpions (sexteto): K.Meine, A.Kirschning, U.Roth, F.Buchholz, J.Rosenthal y R.Schenker.

                                                             Scorpions: "Drifting sun".

-¿Cómo recuerdas la reacción del público cuando lanzasteis “Fly To the Rainbow”?

No me acuerdo especialmente de la reacción del público sobre el primer álbum. Sacamos el disco, hicimos los shows y ya está. Experimentamos algo más de impacto un tiempo después. Hubo una respuesta más grande con el siguiente disco “In trance” y la mayor reacción se produjo con “Virgin Killer”, que resultó bastante popular en Francia e Inglaterra. Los dos discos son pilares que hicieron conocido al grupo en estos lugares. “Fly to the Rainbow” sirvió como tarjeta de presentación a la gente, una especie de: “Somos Scorpions y aquí estamos”. Más experimental en el sonido que los otros, más construidos para la guitarra

-Scorpions trabajó durante todos esos años con el productor Dieter Dierks. ¿Te gusta el sonido final de los discos de Scorpions en los que participaste o cambiarías algo?

Es difícil de responder, hoy en día esos discos son iconos del Rock y hay que tenerlo en cuenta, pero recuerdo que no estaba muy contento con el sonido final. Era un placer trabajar con Dieter, aunque pienso que sonábamos mejor en directo que en estudio. Estoy al 50% feliz con el trabajo de estudio. También es un problema mío en parte que no termino de estar a gusto con el sonido del estudio.


-Eres una persona muy perfeccionista.

No sé si soy perfeccionista, lo que ocurre es que tengo una idea muy clara de cómo quiero que suene mi música y normalmente eso es muy difícil de conseguir en el estudio. Estaba muy enfadado con el sonido de la guitarra en “Fly To The Rainbow” porque no me gustaba nada el sonido del estudio al principio, lo que en realidad me gusta es el sonido de una sala de conciertos con su ambiente. Estuvimos en el Musicland Studio de Munich, pero no me gustaba nada su sonido. El primer día me disgustó mucho el sonido de la guitarra allí, pero me hice a la idea y seguí trabajando con ello. Realmente el problema es mío con los medios de grabación. Nunca he llegado a encontrar el sonido real de la música en ningún disco. El sonido real de la guitarra en una buena sala suena tridimensional, cuando lo escucho desde un altavoz y grabado con micrófonos no deja de ser como un pobre y barato reflejo de ese sonido real. Como un fantasma, no algo real.

-¿Teníais el tiempo necesario para componer y grabar vuestros discos?

Realmente lo teníamos. Todo era muy rápido por entonces, la estructura de las composiciones no era demasiado complicada. Solíamos experimentar sobre la marcha y no necesitábamos mucho tiempo. Tocando en directo era como iban mejorando las composiciones, el sonido. Usábamos los veranos para grabar los discos.

-El siguiente álbum del grupo fue “In Trance”. Su tema título a día de hoy me parece un clásico, aunque siempre he sentido una debilidad especial por “Evening wind”. ¿Qué nos puedes contar sobre esta composición? ¿Llegaron a tocarla Scorpions alguna vez en directo?

Creo que la intentamos tocar un par de veces, pero no acabé de quedar a gusto con el resultado y lo dejamos. Es un tipo de canción que necesita teclados y algo de atmósfera. De todos modos en  el disco “Scorpions Revísited”, que publiqué en el 2015,  la volvimos a grabar y quedé bastante satisfecho con el resultado.

-“Nightlights” es una canción  instrumental. ¿Fue algo deliberado componer una instrumental o es más bien un tema al que no se le encontró la letra adecuada?

Es una pieza que compuse y dije que por qué no, me salió así. En aquella época había varios instrumentales de guitarra, empezaba a estar de moda meter algo así en los discos. Creo que pudo ser la primera vez que metí un instrumental en un disco.


                                                             Scorpions: "Evening wind".

-Scorpions compartisteis muchas horas de viaje  juntos durante esos años, conduciendo de ciudad en ciudad ¿Cómo eran las relaciones y la atmósfera entre los miembros del grupo por entonces?

Siempre fue muy buena, de hecho creo que excepcionalmente buena. Los únicos desacuerdos podían venir alguna vez por cuestiones puntuales como haber metido alguna canción distinta en el setlist o alguna letra diferente en alguna canción. Siempre nos comportamos como caballeros, nunca hubo ninguna pelea y nunca levantábamos la voz.

-Eso no es para nada lo normal. ¿Solíais improvisar en los conciertos?

Éramos muy aventureros. Lo primero que hicimos en este terreno fue con el tema “Drifting sun”, la parte media siempre era improvisada cada noche. En ese sentido éramos como Deep Purple, había mucha libertad para tocar. La mayoría de las bandas no lo hacen y me resulta muy aburrido.

                                  Scorpions: F.Buchholz, U.Roth, K.Meine, R.Schenker y J.Rosenthal.

-El siguiente álbum fue “Virgin Killer”, en 1976, Jurgen Rosenthal dejó el grupo y Rudy Lenners lo reemplazó. ¿Por qué abandonó Jurgen la banda? ¿Tocó Rudy todas las baterías del disco?

Jurgen dejó el grupo porque tuvo que hacer el servicio militar durante un año tras “Fly To The Rainbow”. Tuvimos a otro batería durante un año, llamado Doobie Fecher. Para el segundo álbum cogimos a Rudi Lenners, que tocó en los discos “In Trance” y “Virgin Killer”.

-Se puede decir que “Virgin killer” os otorgó más reconocimiento ¿Qué nos puedes contar de este disco?

En aquella época era mi favorito. En este disco estuve muy envuelto en la composición y producción, metí mucha energía y ganas. Escribí la mitad de los temas que componen toda la obra final. Estuve más a gusto en el estudio; suelo estar a gusto en el estudio, pero en este disco quedé más contento con el resultado final. Hubo más tiempo para producirlo y por eso los dos anteriores me gustaron menos, se grabaron de un modo más precipitado.

-¿Se compuso todo antes de ir al estudio? ¿Cómo fue el proceso de composición?

La mayoría de las canciones  estaban ya escritas. Algunos de los solos fueron improvisados en el estudio y otros escritos antes. El solo de “Catch your train”, por citar un ejemplo, lo compuse antes de ir al estudio.

-La música de “Virgin Killer” resulta muy variada. ¿Fue algo premeditado o salió de manera espontánea?

Las composiciones salieron así. No nos era difícil componer, el proceso resultó muy orgánico y natural. Pienso que con ese disco creamos un nuevo “lo que sea” en el campo del Rock.

                                 Scorpions: F.Buchholz, R.Schenker, U.Roth, K.Meine y D.Fletcher.

                                   Scorpions: R.Lenners, R.Schenker, F.Buchholz, K.Meine y U.Roth.

-“Polar Nights” es una canción muy especial, con una gran guitarra solista desde la intro hasta el solo final. Tiene un toque a lo Jimi Hendrix. ¿Qué querías expresar con esta composición?

Estaba inspirada en Hendrix. La letra es lo que la hace un poco diferente, con una especie de ambiente de dimensión cósmica; por usar el cliché (risas). La tocamos habitualmente en las giras durante los siguientes dos años, era diferente de las otras canciones. Interpretarla en directo resultaba bueno para a voz de Klaus que, como todos sabemos, tiene un tono muy alto. Era como un descanso para él, mientras yo cantaba él descansaba. Cantar cosas como “Catch your train” con ese tono tan alto acaba con la voz de cualquiera. Era más fácil para él cuando yo estaba en el grupo porque no tenía que cantar tantas canciones.

-Me parece estupendo que en la actualidad hayas rescatado para tus directos la canción  “Yellow raven”, que sueles tocar en vivo con tu grupo en algunas ocasiones. Esto es una pregunta de fan: ¿la llegasteis a tocar alguna vez en directo con Scorpions?

Bueno, este tema era como una especie de experimento. Estoy más contento con el nuevo arreglo que he hecho. Me encanta el sonido de las gaviotas, el solo de guitarra o el riff del final. Es una especie de canción misteriosa. Ahora la tocamos bastante como bis, necesita tres guitarras y ahora las tenemos. Con Scorpions había sido imposible. Esta canción necesita una guitarra que toque la parte armónica, por lo menos otra rítmica o de fondo y como solo teníamos dos guitarras algunas de las canciones no sonaban bien en directo. Necesitábamos algo más en directo para hacerle verdadera justicia al tema. Por eso no la tocamos nunca en vivo.

-La portada original de “Virgin Killer” resulto bastante controvertida. ¿De quién fue la idea? ¿Qué opinión tienes de las portadas de Scorpions en general mientras estuviste en el grupo?

Fue idea del director artístico de la compañía de discos. La portada tiene realmente mal gusto, aunque debo decir que teníamos veintiún años y no pensábamos que fuera de mal gusto. Queríamos impactar al mundo y lo hicimos. No estoy orgulloso de ella. De hecho posteriormente muchas de las portadas posteriores de Scorpions son terribles, no han mejorado mucho (risas). 

                              "Virgin Killer". Portada definitiva.           "Virgin Killer". Portada censurada.

                                                            Scorpions: "Catch your train".

-Para el siguiente disco, titulado “Taken by force”, Monika Dannemann (DEP.) coescribió la canción “We’ll burn the Sky”. ¿Podrías describirnos la influencia de Monika en tu producción artística y en ti mismo?

Ella escribió las letras. Conocer a Monika fue muy importante para mí, tanto artística como espiritualmente. Antes de conocerla mis letras no tenían tanta fuerza ni tanto mensaje. Ella me comentó que deberían tener más mensaje y no decir algo sin significado real. No fue la única cosa, ella fue una gran inspiración que nunca volverá. También tengo que añadir que tuvo muy buena relación con Scorpions. Era la mejor amiga de Gabi, la mujer de Klaus. Hizo esta canción especial con sus letras.

-Canciones como “The Sails of Charon” o “Your Light” resultan diferentes de otras como “He’s a Woman” o “Steamrock Fever”. ¿Qué sensaciones tienes con respecto a este álbum?

Bueno, la mayoría de las canciones son diferentes entre ellas. Las tres que escribió Rudolf ya son distintas entre sí, “Steamrock fever” es diferente de “He’s a woman” y de “We’ll burn the sky”. “I’ve got to be free” es distinta de “Your light”, que a su vez también difiere de “Sails of Charon”. Me gusta intentar escribir cosas distintas, no repetir siempre lo mismo, y pienso que a Rudolf también. Este disco tiene una amplia gama de composiciones diferentes, aunque de alguna manera el sonido funciona al juntar los temas y también funciona como disco en su totalidad. No diría que es mi álbum favorito de estos primeros Scorpions, pero es un gran disco con algunas de las mejores composiciones de Scorpions.

-¿Cuándo y por qué tomaste la decisión de abandonar Scorpions? ¿Cuál fue la opinión del resto del grupo?

Exactamente en ese año, en 1977. En la primera mitad del 77 fue cuando me empecé a sentir más en un grupo que iba a ser más comercial, de hecho ahora lo es, y yo comencé a notar  la necesidad de expresarme libremente con mi música. Quería volar en mi propia dirección, experimentar, y sentí el deseo de hacerlo. De hecho esto fue antes de grabar “Taken By Force”, se lo comenté a Francis y le pregunté que si se lo debía decir a los demás. Me pidió que lo comentase después de grabar el disco. En cuanto el disco salió se lo dije a Rudolf y a Klaus, no se sintieron nada contentos con mi decisión, se sorprendieron. De todos modos estuve con ellos un año hasta que terminaron los conciertos programados. Acabados los compromisos dejé el grupo.  Quería producir mis propios discos y hacer mi propia música. Tras “Taken By Force” y “Tokyo Tapes” era el momento adecuado.

                         "Taken By Force". Portada censurada.          "Taken By Force". Portada definitiva.

                                                   Scorpions: "We'll burn the sky". TV alemana 78.

-Scorpions grabaron y publicaron  “Tokyo Tapes”. Opino que este directo a día de hoy es un clásico. ¿Qué recuerdos tienes de esos míticos shows en Japón?

El tour consistió en seis actuaciones en Japón, cinco y una televisión. Definitivamente fueron los mejores conciertos que habíamos hecho hasta ese momento. Sabíamos que era mi tour de despedida y lo dimos todo, pienso que estábamos en lo más alto. Fruto de esas actuaciones salió una grabación que se ha convertido en un clásico. Sin embargo, no estoy del todo contento con el disco porque no hay nada de la primera noche que hicimos -que fue para mí la mejor- en el Sun Plaza Hall. El disco está sacado principalmente de la segunda y tercera noche. Tras esa gira los dejé, en ese verano dejé al grupo. Ya estaba trabajando en el disco de Electric Sun. Sacaron el disco sin mí porque ya no estaba interesado. No estaba del todo contento con la mezcla, con el sonido de la guitarra que no tenía brillo, y no quise saber más del tema. Años después me di cuenta de que este directo se ha convertido en una piedra angular de los Scorpions. Lo cierto es que no suelo escuchar ese disco de una vez, la verdad.

-¿Por qué no se grabó la primera noche?

Dieter Dierks era el productor. Supuso que la primera noche no sería la mejor y, por cuestiones económicas ya que el equipo era muy caro, decidió no grabarla. Incluso al propio Dieter le encantó esa noche. Fue un gran error, pienso. Habitualmente la primera noche (o toma) es la mejor.

-“Tokyo Tapes” ha acabado siendo un clásico del grupo.

“Virgin Killer” fue oro en Japón, aunque la realidad es que “Tokyo Tapes” vendió muchas copias y abrió las puertas al mercado internacional. Luego Scorpions cambió a EMI, que es una compañía mejor, y empezaron a vender más discos (risas).

                               Scorpions: K.Meine, U.Roth, H.Rarebell, R.Schenker y F.Buchholz.


-¿Os pareció en algún momento que de esa gira podía salir algo especial?

De alguna manera sentí que esos conciertos eran especiales e inspiradores. Fue una sensación muy agradable la de tocar en Japón.

-¿Mantuviste el contacto con los miembros de Scorpions durante los años ochenta o noventa?

Hemos sido siempre amigos, aunque no hemos estado con la idea de volver a tocar juntos; de hecho, en mi caso nunca hubo la más remota posibilidad. Esta idea llegó bastante más tarde, a partir de la reunión de 2005 en Colmar.

-Recientemente se ha reeditado el disco “Taken By Force” con el añadido de unos cuantos temas extras, oscuras gemas como “Blue dream” o “Midnight Blues jam”. ¿Quedan guardados por ahí más temas sin finalizar o demos de aquellos años?

La verdad es que muy pocos. Recuerdo que grabamos una canción llamada “Barbarella”, que es el nombre de un club en Manchester. Creo que la grabamos en 1976 antes del “Virgin Killer”, pero no acabó en ningún disco. Casi todo lo que grabamos acabó en los discos.


-Otra de las curiosidades que tengo con respecto a tu etapa en Scorpions. ¿Qué nos puedes contar de The Hunters, single publicado por Colorit -después por EMI- y grabado por miembros del grupo?

Esto ocurrió antes de grabar “In Trance”, en el estudio de Dieter Dierks. Alguien de la compañía de discos nos lo propuso. Había traducido un par de letras en alemán de “Fox on the run” y “Action” de Sweet, así como para tocarlas en el local. Decidimos probar con un par de covers y ver qué tal. Esto lo hicimos justo después o un poco antes de las demos de “In Trance” y nos dijimos que por qué no. Lo grabamos cuatro personas: el batería, Francis y yo las guitarras y Klaus en las voces. Alguien le puso el nombre de Hunters. Fue una experiencia realizarlo, sin la intención de editarlo ni nada de eso, nos divertimos y creo que fue la primera vez que hice las armónicas en un estudio. Eso es lo que quizá lo hizo algo diferente.

- Últimamente has realizado una importante gira rememorando tus días en Scorpions. ¿Cuáles son los próximos planes de Uli Jon Roth?

Es cierto. Recientemente he revisado mis comienzos con Scorpions y el disco “Tokyo Tapes”. Ahora además queremos volver a interpretar la música de  Electric Sun, algo así como su renacimiento; lo vamos a denominar Electric Sun Reborn. Hablamos de música que no se ha tocado en casi cuarenta años. Este año haremos el cuarenta aniversario tour y constará de tres partes: En 1978 dejé Scorpions, hará cuarenta años que grabamos el primer disco de Electric Sun y también diez años antes se celebrará el cincuenta aniversario de mi primera actuación en directo. Por eso haremos un triple aniversario. Empezará en América (N. de R: la entrevista se llevó a cabo antes de que se tuviera que posponer la gira americana hasta principios del próximo año por unos problemas en los visados). Contendrá una parte de Electric Sun Reborn y una especial interpretación de “Metamorphosis” para los invitados. Van a ser unos días largos para nosotros, pero estamos deseando llegar a esto. En Diciembre se cumplirá mi cincuenta aniversario sobre los escenarios. Más adelante intentaremos hacer siete conciertos en Tokyo, quizá en Europa también, con un programa diferente para cada show. Dos días serían de actuaciones con orquesta, uno de los días estaría constituido por la Trascendental Sky Guitar orquesta, sería una noche instrumental en la que tocaremos cosas como “Sky overture” y otras piezas como “Metamorphosis”; el otro día se dedicaría al Sky Avalon concierto, tocaríamos cosas de las sinfonías “Europa ex Favilla”. Serían siete noches con siete setlist diferentes. El primero para Scorpions, el segundo será Electric Sun Reborn, otro compuesto por  un mix de toda mi carrera musical con invitados especiales, otro día mezcla de música de Hendrix, Cream y mis primeras influencias musicales, las dos noches de orquesta y el último día sería en acústico y flamenco con la Eight Sky Guitar.


-La idea suena impresionante. Así que ahora planteáis esta gira del Tour Triple Aniversario, pero además está en mente hacer unos shows especiales en Tokyo de siete días de duración.  ¿Alguno de estos en Europa, además de los shows del Triple Aniversario?

Intentaremos uno en Hamburgo. Igual otro en Los Ángeles o Nueva York, no está claro que podamos llevar a cabo esos siete conciertos, estamos en negociaciones. La idea es montar una especie de Uli Sky Fest. Esa es la idea, pero estamos negociándolo. Es como una parte de mi viaje musical, en siete partes.

-Esperamos que puedas llevar a cabo esta idea, aunque la sola idea del Triple Aniversario ya suena espectacular.

Hacer la revisión de Scorpions me reconectó y posibilitó hacer esta nueva historia.



                                    Uli Jon Roth: "Virgin Killer". Versión de "Tokyo Tapes Revisited".


                                               Scorpions: "Polar nights". Versión de "Tokyo Tapes".


Agradecimientos a Javier Terrones.




Dedicado a la memoria de Zeno Roth (1965 - 2018). 
D.E.P.