Clube de Adictos a Deep Purple

Clube de Adictos a Deep Purple
Clube de Adictos a Deep Purple

Púrpura Chess

This blog is basically a musical site. Here we talk about the music we like, using different angles. As dear and missed Jon Lord once said: “Music is the highest kind of Art that exists”. I think the same way too.

Púrpura Chess

Púrpura Chess
Mostrando entradas con la etiqueta Leonor Marchesi entrevista. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Leonor Marchesi entrevista. Mostrar todas las entradas

miércoles, 17 de abril de 2019

Entrevista a Leonor Marchesi, presentando su nuevo proyecto: AlterBlu.

"Me gusta hacer canciones y hasta elegir lo que considero que tiene un estándar adecuado debo emplear el tiempo necesario, he de decir que soy bastante selectiva en este aspecto".

"Dentro del Rock estoy interesada en ser versátil y no repetir el mismo esquema, me gusta abarcar muchos estilos. Cada disco que tengo es diferente, no me gusta repetirme".

"Considero que todos los músicos deberían tener las mismas oportunidades para llevar esto a cabo. Si no hay promoción no existimos, sin programas de televisión que promocionen el Rock y que hagan hincapié en su valor cultural es complicado".

"Debemos aprender a usar todos estos medios para que nos favorezcan y nos conviertan en sujetos activos del proceso, no de un modo frívolo. Se trata de darle una cuota más emocional y humana  a las redes sociales, cosa que creo que se puede llegar a conseguir. De verdad pienso que la gran revolución humana va a surgir a través de las redes sociales".


Volvemos a tener la suerte de contar con Leonor Marchesi en estas páginas. La que fuese cantante de los argentinos Púrpura y de Santa, uno de las formaciones de Rock españolas que se ha convertido en grupo de culto con una trilogía de discos tan estupendos como variados y personales, ha tenido la deferencia de charlar con nosotros.
Tras su pasado proyecto llamado Onliryca y su interesante carrera como solista, en estos días nos presenta su nueva propuesta musical. Bajo el nombre de AlterBlu pone en circulación el Ep titulado “AlterBlu/Leonor Marchesi” que van a presentar en directo el próximo 25 de Abril en la madrileña sala Barracudas.
Bajo este presupuesto aprovechamos para disfrutar de una intensa charla en la que Leonor comparte con nosotros todo lo referente a esta nueva aventura musical, junto con sus ideas, opiniones y sentimientos acerca del arte en general, el Rock en particular y la situación tanto social como cultural en la que estamos inmersos en la actualidad. Con su cercanía y empatía habituales, esta Dama del Rock nos hace disfrutar de un espacio que ahora compartimos con todos vosotros.


-Nos vuelves a presentar música. El nuevo proyecto se llama AlterBlu ¿Por qué ese nombre? ¿Cuál es la propuesta de AlterBlu? ¿Se trata de Leonor Marchesi en solitario o es un grupo como tal?

“AlterBlu” es el título de uno de los temas de este nuevo disco, es un Ep compuesto por seis temas. El nombre me llamó la atención por la palabra alter, que viene a realzar la parte alternativa de este proyecto, y el término blu, que fonéticamente viene a reflejar el color azul. Es como la suma del matiz alternativo de la música bajo un color azul. De hecho se escribe AlterBlu, como suena. Esa es un poco la historia del Ep, que se llama “AlterBlu/Leonor Marchesi”. La idea es la de involucrar también en este proyecto a los demás músicos que participan.

-Hablamos del término AlterBlu, todo junto y no como dos palabras distintas.

Sí, la verdad es que quise inventar una nueva palabra que no existe. Se escribe todo junto y es una única palabra.

-Es un nombre llamativo y con mucha sonoridad.

Me encanta. Cuando hice la canción “AlterBlu”, digamos que representaba todo lo que he explicado antes del sonido alternativo y con matiz del color azul; se trata de un tema más lento y denso. 

-Han pasado unos cuantos años desde la publicación de tu último disco de estudio. ¿Por qué has esperado este tiempo? ¿Qué ha estado haciendo Leonor Marchesi musicalmente hablando desde Onliryca?

La verdad es que es cierto, soy algo así como una cantante y compositora Rock un poco fantasma, que aparece y desaparece según los momentos y situaciones, jaja. Me gusta hacer canciones y hasta elegir lo que considero que tiene un estándar adecuado debo emplear el tiempo necesario, he de decir que soy bastante selectiva en este aspecto.
Con respecto a Onliryca, tras nuestra participación en el festival Leyendas Del Rock el grupo se disuelve debido a que dos de los miembros del grupo viajaban a Argentina. Lo cierto es que posteriormente hicimos alguna que otra presentación más, pero nos fuimos distanciando. Entonces decidí embarcarme en otra aventura musical nueva, más personalizada tal vez. Coincidió que llegaba de Argentina un batería estupendo llamado Mariano López, que ha tocado con Charlie García y ha girado con gente como El Negro García López, un famoso y querido guitarra argentino. Nos encontramos en Madrid y decidimos empezar a trabajar con esta propuesta de AlterBlu. Mariano se llevó las canciones al estudio que tiene en su casa. Hicimos además los arreglos junto a Germán Núñez Bonifacino, guitarra, arreglista y productor. Entre los tres llevamos a cabo todos los arreglos y grabamos las canciones.

-Además de contar con tu presencia a la voz y Mariano López a la batería, actualmente el grupo se completa con Julio Gutiérrez Martín al bajo y Manuel Maestre Muñoz a la guitarra. ¿Cómo se produjo este cambio?

Germán se encargó de grabar guitarras y bajos en el estudio, Mariano tocó la batería y yo misma las voces. A Germán le pareció interesante nuestra propuesta, participando también en producción y arreglos. Posteriormente quiso seguir encargándose de producir. Mariano y yo entonces decidimos montar un grupo, la AlterBlu Band, contando con Manuel Maestre Muñoz a la guitarra y Julio Gutiérrez Martín al bajo; ambos músicos muy conocidos, con una gran experiencia y con una contundencia sonora envidiable. 
El grupo se formó con ayuda de Juan Huertas Sánchez que contactó con Manuel Maestre y éste a su vez con Julio Gutiérrez. En pocos días nos pusimos a trabajar las canciones con Mariano López.

-Julio también toca con Monterrey, a cuyo guitarra Manuel Arias tuvimos el placer de entrevistarle no hace mucho.

Cierto, Julio forma parte también de Monterrey, que acaban de publicar un nuevo disco. Por su parte Manuel también tiene una amplia experiencia y recorrido musical, ha tocado con grupos como Cráneo, Ratones Koloraos o Chino Banzai entre otros. Ambos tienen una amplia escuela musical y han tocado muchos estilos, como Gospel, Blues o Jazz; son muy versátiles.

                                        AlterBlu: J.Gutiérrez, M.Maestre, L.Marchesi y M.López.

-¿Te parece interesante que estén familiarizados con diferentes estilos?

Eso es algo que me encanta. Se pueden llevar bien conmigo, puesto que a mí también me gusta abarcar muchos estilos. Cada disco que tengo es diferente, no me gusta repetirme.

-Eso es cierto. Tus discos se caracterizan, entre otras cosas, por ser diferentes entre sí aunque tengan unas líneas claves que determinan y distinguen tu propio estilo; en cuanto cantas eres claramente reconocible. Mucha gente valoramos el deseo del artista por experimentar y no encasillarse.

Muchas gracias por tus palabras, la verdad es que siempre me ha gustado explorar en el terreno artístico. Dentro del Rock estoy interesada en ser versátil y no repetir el mismo esquema. Esto que dices puede ser cierto, tal vez por la propia sonoridad de la voz.

-Vamos a detenernos un  poco en vuestro nuevo Ep titulado “AlterBlu/Leonor Marchesi”¿Qué nos puedes contar de él? ¿Estás satisfecha con el resultado final a nivel de sonido?

Mucho. Lo grabamos en  Macc Estudios con la Frenesí Móvil Studios Recording, todo un componente tecnológico avanzado que nos permitió grabar en un enclave maravilloso. Estuvimos en las afueras de Madrid, en Ciudalcampo, que es donde se ubica este estudio. Disfrutamos de un ambiente de absoluta cordialidad en el que gozamos de total libertad para crear música, disfrutando de unas vistas a la sierra muy evocadoras. La verdad es que lo he pasado realmente bien.

-¿Te parece importante que los músicos se encuentren cómodos en el enclave escogido a la hora de retocar y grabar las canciones que llevan trabajadas?

Eso es algo básico y fundamental. Son fundamentales el cariño, el respeto y la paciencia a la hora de grabar. Registrar y grabar un disco el algo muy intenso que agota mental y físicamente porque lo das todo. Cuando das toda tu emoción se produce un vacío que se vuelve a llenar con el siguiente tema y así. El hecho de disfrutar de este ambiente tan cordial nos ayudó mucho en el proceso. Quiero agradecer a Max, el dueño de los estudios, por todas las facilidades prestadas y también a todos los que colaboraron en este proceso.

-Después se masterizó en La Caldera Estudio.

Una vez realizada la grabación de todas las bases musicales se llevó a Buenos Aires, a La Caldera Estudio, de la mano de Juan Bongiovi, que hizo la mezcla y el mastering. Juan es uno de los productores de vanguardia de esta generación. Siempre me ha interesado estar en contacto con artistas de diferentes generaciones y poder absorber de todos los estímulos musicales.

- “AlterBlu” además es el título de una de las canciones del Ep. ¿Tiene algún sentido específico este tema?

Es la canción diferente a todas en cuanto a tempo, que es muy lento, muy alternativo, que te pide prestar especial atención. Es como un desafío. La gente me conoce bajo el prisma del Rock, del Heavy o del Gótico, algo mucho más enérgico. Con esta canción hago un pequeño impás, como que necesitaba aire a nivel creativo; va por ese terreno. La música es lenta; la letra evoca un sentimiento profundo a nivel emocional, en cuanto a las relaciones humanas. Es algo con toque misterioso.

-Habéis estrenado ya en directo un par de temas. Me ha llamado la atención sobre todo “Migrar”. Tiene una melodía que se te mete rápidamente. ¿Qué nos puedes contar de esta canción?

Tiene un enfoque directo, más ágil y alternativo. Nos resultó una canción más dinámica y rápida, con mucha fuerza también por la letra. Migrar es un concepto con fuertes connotaciones, todo lo que evoca en cuanto a abandonar tu territorio y seguridades, los refugiados, el paso de la gente de un territorio a otro. Los músicos, al igual que el resto de artistas, solemos pensar que no debería haber fronteras; igual que lo piensa mucha más gente. El migrante representa una situación que nos conmueve y preocupa a todos. La canción está dedicada a todas estas personas que tiene que moverse de un lugar a otro sin encontrar su lugar en la vida.


-El otro es un tema más denso “Confusa”. También con una letra oscura.

Este tema surgió tocando la guitarra con un par de notas, haciendo sonido de bajo, mientras la voz empezó a improvisar una melodía muy oscura.  Mi intención era esa y el alma me llevó a ese terreno. Cuando haces canciones, las presentas a tus compañeros y se van modificando hasta alcanzar su forma definitiva. El caso es que los tres buscábamos investigar en esa dirección y el aporte quedó plasmado en ese sonido oscuro, con algún que otro matiz en la onda de PJ. Harvey; algo oscuro, que proviene de otras fronteras.

-El tema “Sociedad líquida” tiene un toque acústico y una fuerte letra, de calado y denuncia de cuestiones sociales. Sabes que tus letras me encantan, opino que trabajas este apartado con mucha profundidad, buscando un mensaje determinado. ¿Buscas concienciar a tus oyentes de la realidad que nos rodea?

Este tema surge mientras estaba leyendo a Zigmunt Bauman, que me inspìró esto. Viene a decir que en la actualidad la sociedad no tiene contundencia ni valor, está líquida. En estos últimos tiempos cuesta que la gente se encuentre, que nos miremos a los ojos; parece que nos vamos diluyendo. Si bien es algo negativo, también tiene el aspecto positivo de darse cuenta de esto e intentar revertir la situación. Esto me inspiró mucho. Incluso el título me parece que tiene mucha fuerza; de hecho la letra de la canción empieza de este modo: gente diluida, caminando por la calle. Donde desgraciadamente se mide a la gente por lo que tiene y no por lo que es, ese valor humano que cada vez se va perdiendo y que entre todos debemos recuperar.

-¿Te parece que todos los medios de comunicación y redes sociales de los que disponemos hoy en día pueden facilitarnos la posibilidad de estar más conectados, pero en el fondo nos deshumanizan más?

Exacto, coincido; de hecho de todo esto habla un poco la canción. Se trata de encontrarnos, mirarnos a los ojos, escucharnos la voz. Leer mensajes de texto sin escuchar la voz puede hacer que malinterpretemos el mensaje que se quiere comunicar. Sin la voz falta el énfasis y la emoción.
Por otro lado no se puede negar que ayuda mucho el hecho de poder contactar con gente que esté en la otra parte del mundo, sin ir más lejos en nuestra profesión puede ser algo de gran ayuda. Poder comentar con gente de otros continentes de manera inmediata me parece una forma de acercamiento fabulosa. Pienso que la cuestión importante es que debemos aprender a usar todos estos medios para que nos favorezcan y nos conviertan en sujetos activos del proceso, no de un modo frívolo. Se trata de darle una cuota más emocional y humana  a las redes sociales, cosa que creo que se puede llegar a conseguir. De verdad pienso que la gran revolución humana va a surgir a través de las redes sociales si la humanidad se pone de acuerdo en objetivos como la paz, el respeto y la lucha por unos valores adecuados.

-Estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Se trata de aprender a usar las redes sociales de modo responsable y constructivo. Hace unos años este modo de comunicación global e inmediato era impensable, pero hemos pasado a unos extremos en los que la gente ya se extraña si la llamas por teléfono en lugar de escribirle un whatsapp.

Se pierde ese cara a cara, ese poder escuchar la voz de la persona con la que mantienes una conversación. Por otro lado también es verdad que cuando suena el teléfono, si no conoces el número, te inquietas.

-¿Se buscaron deliberadamente las composiciones y estilos o es que surgieron así?

Buenos, en este proyecto hemos colaborado todos a nivel compositivo y de arreglos. En cuanto a la composición, no se busca, se encuentra. Se trata de dejarte abrazar por la emoción del momento.


-¿Se ha recuperado para este Ep alguna idea anterior o todo está compuesto específicamente para “Alterblu”?

Todo es reciente, nuevo e inspirado en las corrientes alternativas del Rock de los años noventa y dos mil. También es algo personal, por la rítmica, por las letras; estamos viviendo un momento social  y musical nuevo y distinto. Por otro lado sigo expresándome a través de la Lírica, hay arreglos que no es que sean específicos de la Lírica, pero en los que la voz apunta en esa dirección. Un ejemplo sería el tema “Munlua”; esta canción hace hincapié en estos presupuestos, empieza muy lento, sigue in crescendo y termina con una parte muy lírica. Siempre me ha gustado.

-Nos queda en el tintero el tema “Círculo”. Háblanos un poco de esta canción.

El tema “Círculo” se llama porque es precisamente eso. Empieza en Tres por cuatro y luego se va a Cuatro por cuatro; esto genera una especie de sensación de movimiento, no es estático. Esa ambigüedad rítmica hace que la canción fluctúe con la sensación de un círculo, que avanza, termina y avanza para volver a comenzar. De ahí ese título.

-¿Piensas que el público de Rock puede entender y apreciar vuestra propuesta musical con todos sus matices?

Estoy muy feliz de la respuesta que veo cuando hemos compartido algunas de estas canciones. Por ejemplo en el festival del que hemos hablado antes presentamos dos nuevos temas y la respuesta del público me pareció muy buena. Para nosotros esto es maravilloso… y todavía quedan otras cuatro canciones para que el público escuche. Por otro lado tampoco es que me haya ido fuera del Rock a hacer otra cosa distinta; sigue siendo Rock, pero lo que ocurre es que es diferente a los demás discos que he hecho.

-¿Consideras que has tenido un  proceso evolutivo en la composición desde los días de Onlyrica?

Son dos cosas distintas. El enfoque es distinto, la emoción o el pulso son diferentes; todo es distinto. Leonor Marchesi ha sido una cantante de Rock toda su vida y eso es algo así como una señal.

-¿Piensas que el proyecto de Onliryca merecía haber tenido mayor repercusión?

Claro, todos los proyectos de los músicos merecen tener el máximo de repercusión. Esto depende de muchos factores, es importante tener en cuenta los recursos económicos de los que dispone cada grupo o las necesidades que tengan. Yo soy independiente, como la mayoría de los músicos y dependemos de muchas circunstancias para llevar adelanto un proyecto musical. Considero que todos deberían tener las mismas oportunidades para llevar esto a cabo. Si no hay promoción no existimos, sin programas de televisión que promocionen el Rock, los artistas y que hagan hincapié en su valor cultural es complicado. Pienso que este fue uno de los principales motivos por los que Onliryca no obtuvo por aquí la repercusión adecuada, piensa que somos artistas independientes y nos disponemos de esa fuerte inversión económica necesaria para la promoción. No obstante en Argentina y países limítrofes se editó obteniendo muy buenas críticas de prensa y repercusión, incluso a día de hoy me sigue preguntando la gente la manera de conseguir el disco. De hecho tenemos la intención de recuperar algún tema para la presentación de “Alterblu” que llevaremos a cabo el próximo 25 de Abril en la sala Barracudas.

-Ahí seguimos cojeando en este país.

Nos queda mucho camino por recorrer. Tú que eres profesor lo verás más claramente, la música debería estar presente en los colegios y en las casas con un peso más específico; por ejemplo en Argentina hay escuelas que abordan la Historia del Rock como materia de estudio, los chicos saben de Hendrix o Led Zeppelin y de ese modo investigan y escuchan. Fíjate que con toda la repercusión de la película “Bohemian Rhapsody” sobre la vida de Fredy Mercury y Queen consiguieron desbancar al Reggaeton de los primeros puestos musicales de las listas mundiales. La música de Queen nos representa a todos los que sentimos algo por el Rock, pero sobre todo esta película ha tenido mucho impacto en los chicos, lo veo en los alumnos de mis clases y me parece estupendo.

-Hace poco se ha recuperado una promo para el tema “Superstar” del disco “Encrucijada”. ¿Qué opinas de los vídeo clips para promocionar los discos? ¿Te has planteado la posibilidad de grabar alguno?

Me parece que lo visual constituye en 80 o 90% de la comunicación social, de este modo ayuda a que entre de manera inmediata. Acompaña a la música, que si es buena y te gusta alcanza el 100% de emoción. Me mandaron este vídeo en un mensaje privado y lo compartí con la gente de manera inmediata. Mucha gente me manda cosas como esta y me gusta compartirlo. Este vídeo hace referencia a una época concreta y es un tema legendario de finales de los sesenta de The Byrds y que luego versionó Patti Smith a finales de los setenta. Patti es uno de mis ídolos de siempre, así que Leonor Marchesi versionó este tema en los noventa, jaja.

                                                Leonor Marchesi: "Superstar". Vídeo clip.

-¿Y planes de vídeo clip para Alterblu?

Sí, lo tenemos en mente y lo vamos a hacer en poco tiempo. En cuanto acabemos de ultimar todo lo referente al Ep y a la actuación de finales de Abril lo retomaremos. Puede que incluso hagamos otra reunión para presentar dicho vídeo. Lo haremos por partes.

-Suena interesante. ¿Está pensada y escogida la canción?

Bueno, le voy a mandar a la persona que se va a encargar de su realización el material para que nos dé su opinión y valore qué tema le parece el más apropiado. Me parece importante la participación del artista en la canción que más impacte en el plano emocional.

-Me ha impactado mucho lo que he visto de la portada del Ep. ¿Qué buscas expresar con la portada de “Alter Blu”?
  
Es un trabajo de Rocío Piotti. Es una ilustradora y diseñadora muy joven, pero con una amplia experiencia. Ahora está en Madrid desarrollando su carrera artística. Este diseño que nos propuso nos pareció genial, sugerente y que pienso que tiene mucho que ver conmigo. La imagen es el dibujo de una mujer con los ojos cerrados, en actitud pensativa, también muy bohemia; es un dibujo con mucha fuerza.

-Habéis tocado en el Femme Rock Festival y presentáis el Ep el 25 de Abril en Barracudas. ¿Qué nos podemos esperar de cara a esos conciertos?

Esperamos ofrecer mucha energía y diversión. Intentamos también que la gente participe e interactúe en nuestros directos. Contaremos con la presencia como invitado de Juan Olmos para interpretar un tema y también tenemos en mente alguna colaboración más, pero hay que esperar para ver si se pueden cuadrar agendas. Va a ser un concierto muy dinámico y entretenido en el que voy a hacer un repaso de mi carrera artística desde Santa, Encrucijada, Onliryca y también interpretaremos las canciones de nuestro nuevo Ep. Esperamos que disfrutéis del show.

-En el Femme Rock erais voz, guitarra, bajo y batería. ¿Esta vez no lleva teclado Leonor Marchesi?

No lo hemos estimado necesario, tal vez como invitado en un futuro. Nos vemos los cuatro suficientes para defender en directo nuestra propuesta musical. Tanto Julio como Manuel cantan muy bien y hacen unos coros fantásticos que adornan y enriquecen las canciones.

-Además de esta presentación prevista para el 25 de Abril, ¿tenéis en mente o en negociación alguna fecha más?

Sí, probablemente en Mayo intentemos cerrar otra actuación. Estamos organizándolo porque me han contactado, pero se trata de ver los distintos tiempos y disponibilidades. Lo iremos anunciando cuando se vayan cerrando las fechas.


- A raíz de tu concierto acústico en la pasada presentación del Culebra Rock colgamos de las redes una espeluznante interpretación del clásico “Nessum Dorna” que de hecho recibió muchas visitas y comentarios por tu interpretación tan espectacular. ¿Tienes intención de volver a retomar una interpretación de estas características para el directo?

Sí, va a haber algo de eso. Bueno, es un poco una sorpresa, pero te puedo decir que seguramente algo en esa línea vais a poder presenciar, igual algún pequeño fragmento de esa canción que tanto te gustó, jaja.
Me parece increíble la repercusión que tuvo. Nunca lo pensé cuando le propuse a Luís Romero hacerlo con un par de guitarras electro acústicas, una sinfonía de Puccini para Orquesta con tanta instrumentación poder adaptarla a este formato. Quedó como muy directo usando solo las guitarras, también la parte Lírica me atrae mucho y así está presente.

-¿Qué le dirías al público que no os haya visto en directo y tenga la inquietud de asistir a un show?

Le diría que se relajen, vayan a presenciar el concierto y que disfruten. Nada de ideas preconcebidas ni prejuicios. Una cosa que está pasando últimamente con todo esto que hemos hablado sobre las redes sociales es que se genera mucha negatividad y crítica que no es para nada constructiva. Afortunadamente esto es una minoría.

-Está muy de moda esto de cebarse en la crítica destructiva, esto es algo que también ven más artistas. Lo positivo siempre es sumar. Cuando no tienes nada bueno que decir es mejor quedarse callado.

Cierto, no me refiero a los críticos que hacen una crítica porque ese es su trabajo. El problema viene cuando hay gente que a través de las redes sociales critican en tono negativo y juzgan, entrar en el terreno de los juicios es peligroso y bajo mi vista un error. Te puede gustar más o menos una cosa, pero siempre debería producirse desde unos presupuestos constructivos. Supongo que, como la mayoría de artistas, he sufrido buenas y malas críticas.

-Muchas veces en las redes sociales se pueden leer comentarios destructivos, casi con un poso de rencor, envidia o negatividad.  ¿No te parece que esto puede ser una de las duras consecuencias de la sobreexposición a las redes sociales?

Desde luego. Afortunadamente en mi caso los comentarios que leo en mis redes sociales suelen ser muy positivos, de mucho cariño y apoyo. Me siento honrada y valorada dentro de la música. Aunque es cierto que, si hablamos de los medios de comunicación y la prensa especializada,  hacer una buena crítica es una profesión y no es algo que se pueda tomar a la ligera o que pueda hacer cualquiera. Si vas a ver un concierto en directo, comentar sobre la ropa de los músicos me parece ridículo; si vas a escuchar música lo justo es que valores precisamente esa música, lo otro me parece una frivolidad.

-En estos últimos años has colaborado con grupos como Arkania, Hard Wires, Tren Loco, Natan Pride o  BajopresióN entre otros. ¿Qué le pides al grupo o a la canción para colaborar con ellos en la grabación de su disco?

Yo no le pido nada, la música vive por sí misma. Me contactan, me presentan una canción, la escucho, me integro en su estilo, intento aportar desde mi parte creativa para llevarla a mi terreno y de este modo resulta divertido para todos los implicados.

-El disco de Tren Loco, “Caballero de la oscuridad” está dedicada a Ronnie Dio. ¿Cómo fue la experiencia de grabar con ellos? Esto es un club de fans de Deep Purple y Ronnie James Dio tiene un fuerte peso específico. ¿Qué opinas de la figura, importancia y legado de Dio dentro del Rock?

Ronnie Dio ha marcado a todo el mundo. Hizo del Rock duro la parte más épica que hemos podido escuchar en la historia de este movimiento tan masivo. Con su prestancia, su delicadeza y su voz de tenor abrió un estilo que ha servido de influencia a todas las generaciones posteriores de músicos.


-También colaboraste con Natal Pride. Su vocalista, Juan Antonio Moreno, tristemente falleció no hace mucho. ¿Qué nos puedes comentar de tu colaboración y del grupo?

Recuerdo que fue una experiencia muy emocionante. Llegué a su estudio ya conociendo la canción y ellos me pusieron frente al micro diciéndome que podía hacer con ella lo que quisiera. Prácticamente improvisé todo lo que cante. Quedó así, con mi melodía que se salía un poquito de la línea original, pero conservado la armonía esencial. A ellos les encantó y así se quedó. Tuvimos varios encuentros, también grabamos un vídeo. Se desarrolló una relación e amistad que se intensificó a raíz de la triste pérdida de Juan Antonio, uno de los grandes valores del Rock de este país. Una persona muy creativa, había colaborado en grandes proyectos musicales, incluso tenía un grupo que hacía una música con aires a lo que hicieron Héroes Del Silencio, adelantándose a este estilo. Tuvo una labor importante dentro de la música.

-Lamentamos se pérdida, siempre es triste que un artista se vaya tan pronto.

Una verdadera lástima, igual que ha pasado en estos días con la triste pérdida de Jose Antonio Manzano.

-Es cierto. Además, Jose Antonio decidió hacer pública su enfermedad y fue muy impactante seguir el duro proceso. Personalmente he sentido el proceso con mucho dolor. Siempre me ha gustado su música, tanto en solitario como en los distintos proyectos en los que ha colaborado.

Ha sido desde luego algo muy doloroso. Tuve la suerte de conocerlo nada más llegué a Madrid en los ochenta. Coincidimos en los estudios de grabación de Ibiza mientras Santa estaba grabando “Templario” y ellos se encontraban trabajando en el final de un disco con el grupo Zero. Le conocí y le saludé. Lo cierto es que luego no hemos vuelto a coincidir, pero su música y su voz siempre estarán presente con Banzai, en solitario y sus otros proyectos.

- En el disco de Arkania pusiste tu voz en la canción “Mi nombre es RnR”, un homenaje al Rock Iberoamericano. ¿Cómo ves la situación actual en estos países de centro y Sudamérica, tanto a nivel musical como social?

A nivel político siempre hay muchas cosas por resolver, todas las cuestiones sociales y económicas están muy ajustadas a lo que decide Estados Unidos. En cuanto al terreno musical y creativo vemos que también hay muchos avances. Si hablamos de Rock, ahora hay un mercado fuerte que están aprovechando incluso los grupos españoles que programan giras exitosas por allí.

-También participaste en Las Chicas del Rock: “Nuestra Generación”, que me parece un tema buenísimo, un himno y que tristemente pasó algo de puntillas. ¿Qué recuerdas de esa colaboración?

Yo casi llegaba de Buenos Aires, después de haber estado un largo periodo de tiempo por allí, y fue casi como un reencuentro. Me llamó Santi Fernández, que fue el organizador del asunto, para participar en esta composición de Juan Olmos y Javier Mira. Me sentí muy cómoda volviendo a ver a todos estos músicos y el ambiente fue del todo agradable. Es una gran canción. Mucha gente comenta que se debería haber hecho una gran gira por España interpretando esa canción y otras más con las Chicas del Rock del país en ese momento. La intención fue muy importante, dando un lugar de entidad a la mujer dentro de este movimiento musical.

-¿Cómo ves el actual debate, abierto y necesario, sobre el feminismo en nuestra sociedad? Entendiendo la acepción feminismo de manera adecuada y no como paralela al machismo. Feminismo como igualdad desde la diferencia.

Exacto. Feminismo es defender el derecho de la mujer, busca encontrar esa igualdad desde la diferencia. Es un movimiento intelectual que ha ayudado al avance social, al rol y al desempeño de la mujer en la Historia. En estos últimos años se observan avances, aunque el proceso es lento y todavía queda mucho camino por recorrer. No podemos ponernos en contraposición al hombre, nosotros luchamos y nos enriquecemos mutuamente como seres humanos. No obstante la mujer necesita reivindicar su rol, su derecho a igualdad de derechos, de salarios o de oportunidades. Creo que este movimiento ayuda sobre todo a aquellos que todavía no quieren abrir los ojos.

-Incluso hasta en cuestiones de lenguaje tenemos asumido el género masculino al hablar, tenemos muchos aspectos interiorizados en los que a veces nos cuesta caer en el cuenta.

Claro. El poder y la mente del hombre y de la mujer son diferentes. Hay un lenguaje, una manera de exponer ideas, una dinámica cotidiana y una energía evidentemente diferente. Esa diferencia hay que hacerla valer, respetarla y no menospreciarla. La mujer tiene mucha fuerza y lo que aporta en el arte siempre enriquece. Tanto hombre como mujer deben buscar encontrarse para el amor y para el crecimiento conjunto.


-Sigues impartiendo clases de canto. ¿Qué tal lo compatibilizas con el grupo, la composición y los ensayos?

Conciliar la vida familiar, las clases, la música, los ensayos, las futuras actuaciones y las nuevas ilusiones es el deseo, todo esto me enriquece. Cuánto más actividad tenga mejor me siento, me encuentro y más puedo ofrecer a los demás. Me gusta estar activa, leer, investigar; incluso ya estoy pensando en el nuevo Ep, jaja.
Me siento feliz y dichosa. En cuanto a mi familia, mi hijo es músico, toca el bajo y la guitarra. En estos momentos está en un grupo llamado Bomber  97 y van a actuar un par de días después que nosotros.

-Eso son muy buenas noticias, que las nuevas generaciones sigan enganchándose a nuestra música.

Además me hace muy feliz el hecho de que a mi hijo le gusta lo que estoy haciendo en este momento, los músicos y el estilo que usamos para expresarnos. Y hay que tener en cuenta que él ahora tiene veinte años, por lo que el salto generacional me parece estupendo.

-Una última pregunta sobre AlterBlu, ¿por qué Ep y no disco completo?

La verdad es que lo valoramos en su momento, pero la realidad es que hoy en día apenas se escuchan los discos completos. De este modo decidimos presentar estos seis temas para que sean absorbidos emocionalmente para todo aquel que quiera escucharlos y luego vendrán otros seis. Así no se pierde nada en el camino. En la actualidad los discos físicos apenas se venden, salvo en las propias actuaciones. Pensamos que puede ser más inmediato presentarlo de esta manera.

-Entonces ya está funcionando la maquinaria para los próximos seis temas.

Exacto, aquí no cerramos los ojos.

-¿Cómo ves actualmente el panorama para vuestra propuesta musical y para el Rock en general en España?

Veo que hay muchísimas bandas y muchísimos conciertos, cuesta algo más que la gente su mueva de sus casas. Hoy en día veo muchos grupos, talento y músicos en las salas de ensayo; este movimiento permanente lo veo en los propios locales en los que trabajo y ensayo. Lamentablemente no tenemos la promoción y difusión necesaria, es muy digna pero solo puntual. No sé en qué quedó ese proyecto de programas musicales para la tv. Me parece que hay uno en la 2 de TVE, pero en un horario de madrugada poco accesible para la mayoría. También hay algún programa de cable y nada más.

-Es una asignatura pendiente en nuestro país casi desde siempre.

Eso ayudaría a todos a promocionar la música, a descubrir nuevos talentos, que los hay y a potenciar a los músicos.

-¿Algún grupo, nacional o extranjero, que te haya llamado últimamente la atención?

Escucho todo tipo de música. Me llama la atención las nuevas tendencias del Rock en las que mezclan las guitarras sin parecer que lo sean, como un sonido más de sampler. Me gusta el Rock tradicional, el más contundente o el de vanguardia; la verdad es que me gustan varios estilos dentro del Rock, pero no puedo decantarme por uno en concreto. Por ejemplo ahora estoy escuchando mucho a un grupo australiano llamado Karnivol y también me fascinan bandas como A Perfect Circle o Audioslave. Esos son los dos grupos que en estos momentos estoy escuchando con más intensidad. Y en cuanto al Rock nacional, intento estar informada de los nuevos lanzamientos.

-Hace poco desde Japón un seguidor ha abierto un blog dedicado a tu persona artística Leonormarchesi.seesaa.  por Yusaku Takamura. ¿Qué sensación te produce haber dejado esa impronta en un lugar tan alejado?

Una de las cosas buenas que tienen las redes sociales. Yusaku Takamura se acercó a mí mandándome un día un privado en el que me comentaba que mi música y mi voz le habían ayudado a superar una crisis emocional que tuvo.  El caso es que trabaja en cuestiones de marketing y publicidad y decidió promocionarme en Japón a través de internet, algo que realmente agradezco. Así empezó una relación de amistad, gracias al poder que tiene la música y que ambos compartimos. Usa sus redes sociales y va colgando cosas de mi música en sus redes sociales.

-¿Cuáles son los planes de futuro inmediato para Leonor Marchesi?

Voy a presentar este nuevo Ep y también voy a seguir haciendo nuevas canciones para el proyecto. Por otro lado acaba de llegar de Argentina el que va a ser nuestro personal mánager, se llama Willy Bosso y es uno de los grandes mánagers a nivel Latinoamericano que ha trabajado con grandes grupos como Bon Jovi, Soda, Stereo, Alejandra Guzmán, Aerosmith o Ángeles del Infierno entre otros muchos artistas en giras por Latinoamérica. Nos gustaría llevar a cabo algunas actuaciones por España y como proyecto empezar a viajar fuera, hacia donde nos lleva la música y las posibilidades de actuar y contactar con gente de otros países.

-Pues estaremos muy pendientes de estas evoluciones. Muchas gracias por tu tiempo, Leonor. Siempre es un placer escuchar tus opiniones, impresiones e inquietudes, que siempre son interesantes y enriquecedoras. Si hay alguna otra cuestión que nos quieras comentar para finalizar.

Encantada de charlar contigo. Quiero animaros a asistir al concierto del próximo jueves, que además es mi día preferido de la semana, la canción “Círculo” habla de esto, que hoy es jueves y mañana también, jaja. Nos lo vamos pasar muy bien en la actuación, va a ser muy participativa. También deseo que continuemos trabajando y luchando por lo que queremos, ser conscientes de que la música ayuda y que los grupos sigan con ilusión, porque lo importante en todo esto es la continuidad y la ilusión. Convivir con gente positiva y no tóxica, puesto que la toxicidad ahoga lo creativo. Muchas gracias a todos y a ti, Paulino, por la entrevista. Me siento siempre muy valorada y escuchada por vuestro medio.









miércoles, 7 de agosto de 2013

Entrevista a Leonor Marchesi: Púrpura, Santa, Onliryca...

El grupo Onliryca está de plena actualidad con la publicación de su nuevo album "Reloj de arena". Con su cantante Leonor Marchesi tuve el placer de llevar a cabo una entrevista que se convirtió en una agradable y amena charla con una persona que tiene muchas cosas interesantes que contar, algo que hoy en día no abunda mucho. Cantante solista y de bandas como Púrpura, Santa y los actuales Onliryca. Mujer y artista hecha a sí misma. Una gran voz que no deberíais dejar de escuchar en directo si pasa por vuestra ciudad.

Esta entrevista se realizó antes de la publicación del disco de Onliryca, pero no he querido cambiar ni adaptar nada porque me parece esencial en su totalidad. Queda pendiente entrevistar a la banda con motivo del nuevo album "Reloj de arena"...


ENTREVISTA A LEONOR MARCHESI.



 - Cual es tu primer recuerdo musical. En que momento descubriste que podías cantar y te interesó hacerlo.

A los 18 años. A los 16 ya empezaba a componer blues. De pequeña cantaba mucho folclore, en las reuniones familiares cantaba música típica argentina. Pero sí, a los 16 años hice mis primeras canciones, que se incluían en una temática más rockera. Algunas de ellas acabaron grabadas en el grupo Púrpura, uno de los más conocidos de Argentina con chicas al frente. Y a los 18, en lugar de un bolso, me regalaron un micrófono y una rever. Ahí empezó toda la historia.
En esos primeros momentos tuve la posibilidad de contactar con músicos de la zona oeste de Buenos Aires, que acabaron formando parte de un grupo de rock sinfónico llamado Nexus. Con ellos empecé. Continué posteriormente con otras formaciones como Marchesi y Blues Cinco. La cosa fue creciendo, seguí componiendo hasta que encontré a los chicos con los que formamos Púrpura. Gracias al manager Enrique García Moreno tuvimos una gran repercusión y nos permitió darnos a conocer a  nivel masivo.

 - Que tipo de música te ha marcado, ha tenido una impronta en tu descubrimiento e interés por la música.

En mi casa se escuchaba música clásica, jazz. Mi madre era fan de la ópera, con ella acudía al Teatro Colón de Buenos Aires. Ella tenía discos de Lily Pons cantante de lírica soprano, de la que me quedé enganchada. También gracias a mi padre descubrí el tango o los pasodobles. En estos primeros momentos todo esto me fascinaba.
De adolescente empecé con el rock, los primeros grupos fueron los Beatles y los Rolling, Janis Joplin, Joni Michel, o la facilidad de Ella Fizcherald para jugar con su voz  e imitar instrumentos. Después me fijé en Led Zep, Focus, Pink Floyd, Premiatta, Yes, Génesis. Posteriormente llegaron Metállica, AC DC, U2, Gun… Como vocalistas femeninas me llaman la atención Lauire Anderson y Tori Amos. También me gusta Lorenna McKennitt y Tina Turner.
A su vez me impactó la vertiente gótica. Con Púrpura y Santa ya hicimos algunos acercamientos dentro de esta temática. Aunque al final me acabé dedicando al rock.
                                                                   

- Sabia elección. Considero que tienes una gran voz, con la que puedes tocar muchos palos musicales. De hecho en tus discos hay una gran variedad musical. Cerramos el apartado de las influencias. ¿Qué tipo de música escuchas actualmente?

Ahora escuchamos mucho Paramore, Breaking Benjamín. Desde siempre Foo Fighters, Pearl Jam, Epica, Barón Rojo, Sober, Santelmo, Muse, Spinetta o Soda Stereo. Sonidos modernos y actuales, un abanico muy amplio. No me encierro en un estilo, escucho todo tipo de música y la que me resulta buena me conmueve, desde el tango al flamenco, desde el blues hasta el rock (incluso el más duro). Estaríamos un día entero hablando de músicas y no acabaríamos. Lo importante es que la música, sea del estilo que sea, me emocione y mientras esto pase seguiré viva.

 - Estoy de acuerdo contigo la música es música y si lo que entra por la oreja es bueno pues es que es bueno. Me gustaría que habláramos de Púrpura. ¿Cómo se formó?

Yo tenía esas canciones desde los 16, 18 años (“Luz del Mediodía”). Contactamos a través de amigos y acabamos quedando en mi casa, donde había una sala de ensayo. Recuerdo que ellos vinieron con una actitud en plan “a ver que pasa con esta niña”. Yo empecé a cantar “Luz del Mediodía” y ellos realmente se conmovieron, les gustó mucho. Así decidimos empezar a ensayar, preparar material, ponerle nombre al grupo, contactar con el manager. Al poco ya estábamos grabando para el sello Vértigo – Universal.
Tuvimos una presentación masiva en el estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires. También tocamos en el Festival de Barock, donde nos seleccionaron como grupo revelación. Giras…
                                                                    

 - Nosotros somos un club de fans de Deep Purple. La pregunta es obvia. ¿Tiene algo que ver Deep Purple con el nombre de Púrpura?

Osvaldo Greco (guitarra de Púrpura) y nosotros éramos  un fans de Deep Purple. Pero también el púrpura es un color, místico e inusual que nos identificó a todos. Además, hacíamos algunas versiones de Purple en aquella época, siempre de manera muy puntual.

 - Interesante. ¿Te acuerdas de que canciones eran?

 Eran adaptaciones instrumentales que hacíamos cuando en algún concierto determinado nos encontrábamos con algo de tiempo extra. Yo seguía la canción improvisando con la voz como un instrumento más.

 - Bueno, lo cierto es que R.Blackmore  es muy famoso en Sudamérica (en realidad en todo el mundo). Rata Blanca, sin ir más lejos, son fans declarados de la música Purple.

Si, es verdad.

 - ¿Hasta donde queríais llegar con Púrpura?

Nunca tuvimos pretensiones con Púrpura. Se trataba de tocar y ver qué pasaba. Publicamos dos discos, Púrpura I y Púrpura II. Se hizo un  video de “Camino a la Capital”, dirigido por Daniel García Moreno, rompía un poco el esquema de los clips de entonces, se usaban máscaras que creaban una sensación visual moderna y atractiva.
Tocamos mucho en directo por Argentina, a beneficio de los damnificados de la guerra de las Malvinas, y en otros eventos y festivales.
                                                           

 - ¿Llegasteis a tener una solvencia económica gracias a la música?

Sí,  vivíamos de la música.

 - Y que pasó para que se disolviera la banda.

Tuvimos un trabajo muy intenso para chicos tan jóvenes como éramos, no supimos capitalizar el éxito y nos estresamos, nos cansamos. Era una cuestión de gestión interna de tiempos, no supimos hacerlo con madurez. El agotamiento, el deseo de experimentar con otras músicas nos llevó a hacer un parón en la banda para relajarnos y descansar, así que eso hicimos. Pero en ese receso me llamaron de España para trabajar en Santa.

 - Me gustaría que nos hablaras de un proyecto que vino después, del que no tengo casi datos: Noche de Brujas. Hay una frase en Templario de Santa en la que citas este nombre que, por otro lado, es muy visual, impactante. Que nos puedes contar de esto.

Esto ocurrió después de Púrpura. Nos juntamos con Marcelo Leonardo (batería de Púrpura) y otros músicos argentinos. Empecé a hacer canciones para este proyecto pensando en lo teatral, queríamos hacer lo que serían los primeros pasos de un escenario gótico para los años 80, con telarañas, faroles, velas, cosas que se arrastrarían sobre el suelo, como zombies o algo así. Queríamos hacer algo misterioso, inquietante y místico, con letras románticas. El caso es que esta idea no llegó a resolverse, se hizo años después pero con otros artistas europeos.
                                                                                           

 - Llegasteis a grabar algo. Demos…

Hay algunas demos grabadas. Unir el teatro y la música es algo que está siempre en mi mente, cuadros que ilustren la música. Teatro y música al unísono.

- ¿Por qué se acabó Noche de Brujas?

Porque me llamaron de Madrid para formar parte de Santa. A través de los managers y músicos amigos que habían viajado a Madrid me ofrecieron el puesto. El disco de Santa estuvo viajando de Madrid a Buenos Aires. Escuché sus discos y me parecieron muy interesantes, muy poderosos a nivel instrumental.
Me interesó experimentar, encontrar una nueva cultura. Además parte de mi familia estaba en Granada y eso tiraba también de mi corazón.
El caso es que me fui a Madrid. El manager de Santa, Jesús Caja lo preparó todo, contratos, avión… y llegué a Madrid como una “estrella del RnR”, bajé del avión con mi guitarra y un sombrero de Gardel. En el aeropuerto esperaban los músicos de Santa junto con mi madre y mi hermana.
                                                                          
 - En esos años Santa era como “la banda de rock duro español con chica al frente”. Te encuentras en Madrid por primera vez. ¿Qué pasa por tu cabeza en esos momentos?

Absolutamente de todo. Una gran confusión. Llegué con el deseo de experimentar, de crecer. Sin ningún aire de superstar, porque nunca los he tenido ni los tendré, con mucho entusiasmo y corazón.
Empezamos a ensayar. Los chicos del grupo me ayudaron mucho en esos primeros momentos de adaptación, de superación del desarraigo cultural. Y es que aunque hablemos el mismo idioma lo cierto es que nuestras culturas son muy diferentes y es necesaria una adaptación mutua. Recuerdo que estaba preparando una entrevista con el Pirata. Antes de ir al reportaje estuve componiendo una canción, que presenté en la propia entrevista. El caso es que me regalaron una grabadora donde escuchaba canciones, cosas, me iba fijando en la pronunciación y demás, y lo cierto es que al principio no entendía nada el idioma. Hay diferencias de pronunciación e inflexión.
Los músicos nos hicimos muy amigos, me presentaron a sus familias, me llevaron a conocer los lugares… fueron un gran apoyo en esos momentos.
                                                                

  - ¿El disco de Santa ya estaba compuesto? ¿Colaboraste en la composición?

Se fue haciendo a la vez. Había temas que ya estaban pautados, otros se iban haciendo en los ensayos, charlando. Miguel Ángel (Collado, teclista) y yo exponíamos ideas. Compuse algunas melodías y letras de canciones como “Morgana”, “Ven hasta mí”, o “Detrás de tus pecados”. Jero pautaba los otros temas con una claridad de rol compositivo adaptado al nuevo timbre vocal.
                                                                                    
  - ¿Cómo te resultó asumir que eras la nueva cantante del grupo?

En su momento me pareció una aventura. Yo venía de un grupo muy contundente en Buenos Aires, en directo éramos muy potentes. Así que nada me asustaba, sentía que todo lo podía hacer. Era joven pero ya tenía una importante experiencia acumulada, estaba muy tranquila y segura de  mi misma. La gente que busca siempre las comparaciones no crea un propio criterio personal.
Su anterior cantante era poderosa y con personalidad, por lo que para mí era como un desafío, y a los desafíos siempre me apunto.

  - Desde luego la sensación que transmitías era de mucha seguridad. En el disco suenas con una voz muy poderosa. Estoy de acuerdo con lo que dices de las comparaciones, no obstante, me parece que un artista crea algo propio pero bebe de distintas fuentes de inspiración. ¿Crees que para Santa o para Jero eran Rainbow, en esos momentos, una fuente de inspiración?

Así como en Púrpura teníamos presente las músicas de grupos como Deep Purple, y nos inspiraba su energía, sonora y envolvente. En aquellos tiempos en Santa también escuchábamos esa música que nos contagiaba su energía. Con Miguel Ángel y Jero escuchábamos en el autobús al salir de los ensayos mucha música de esos años que sigue vigente hoy día. Tú pones un disco y “te parte la cabeza”, como decimos nosotros, te llega al corazón. Fueron los grandes, los que marcaron los pasos para otros muchos.
La música o cualquier forma de arte siempre han sido para los artistas fuente de inspiración. Son los sonidos que luego serán subliminales a la hora de componer y se transformarán en conscientes donde, claro está, interviene el aspecto personal psicológico, produciéndose un desvío que lo hace personal y único.

  - En esos años eras la primera vocalista femenina en las votaciones de publicaciones musicales. Se notaba que podías y disfrutabas con ese reto. ¿Cómo fue la experiencia de los conciertos en directo con la banda? ¿Qué tipo de repertorio hacíais en los directos?

Mucha energía y mucho compañerismo. Siempre he sido una cantante que he valorado a todos los que han trabajado a mi lado como personas. Bailaba mucho con ellos en el escenario. Estábamos muy unidos, era muy divertido el directo. Había una complicidad en el escenario. Con Diego Jiménez (bajista), con Jero, que éramos los que nos podíamos mover en escena. Era como un juego de niños, con una música muy fuerte e intensa. Con matices vocales tirando al lírico, rock contundente con grandes letras y melodías. Para mí fue un honor participar y aportar de todo esto.
Siempre tocábamos material de Santa, de los primeros discos, sus grandes éxitos junto con el material de Templario. Canciones como  “Reencarnación”….
Tuve muy buenas experiencias en los conciertos. Los chicos gritaban “Leonor, la madre que te parió”, y yo me extrañaba hasta que me decían que no era una ofensa sino un grito de apoyo.
                                                                                           

  - Erais un grupo con músicos muy técnicos con sus instrumentos. La mezcla entre Miguel Ángel, Jero y tú me parece virtuosa. Creo que Santa mereció mejor suerte.

Había mucho talento. Lo he comentado con mucha gente y piensan que Templario es un disco muy valorado dentro del rock español.

  - ¿Qué nos puedes contar de la producción del disco?

Se hizo en los Mediterraneo Studios de Ibiza. Fue todo perfecto y súper organizado. Lo hicimos en el tiempo que tuvimos, día y noche. Vivimos en los estudios durante más de dos semanas. Incluso ese año pasó el cometa Halley por allí, le saludamos y nos dio un poco de espectro estelar. Siempre hubo mucha diversión de por medio, mucho diálogo, entendimiento y profesionalidad a la hora de grabar y tocar.
La grabación fue óptima, con Dennis Herman a la producción, marcando muy bien los tiempos. Compartimos momentos muy intensos, mucha furgoneta, giras y conciertos. Compartimos cartel con grupos como Barón Rojo, Obús o Ángeles del Infierno. Programas de televisión, videos…hasta un lanzamiento desde un avión.
El trabajo de estudio fue bueno aunque luego los directos son otra cosa, por eso se llaman así, son de corazón a corazón.

  - ¿Eres más una artista de directo que de estudio?

 Me gustan los dos mundos, los disfruto. Digamos que en estudio la parte actoral funciona muy bien, porque interpretas las canciones. Sabes que lo visual es el 95% de la comunicación, entendiendo visual como gestual e interpretativo, nada de belleza estereotipada y frívola. Defiendo la imagen de la mujer sujeto, no objeto. Y yo, como mujer sujeto y sin pretender jamás ser considerada como objeto, me intento mover en este entorno musical usando lo gestual con elegancia en los directos. Con profunda feminidad, con una seducción sana en el escenario, mostrando la belleza a través del sonido vocal, reivindicando lo que entiendo que es el papel de la mujer en el rock, esa fue siempre mi bandera. No importa lo físico, sino lo que trasciende y llega al otro. Nunca he buscado ser… algo así como mujeres cantantes que imitan a los cantantes chicos.

  - Es verdad, en el mundo del rock duro desgraciadamente la puesta en escena de los cantantes deja bastante que desear. En otro número momento, recordando la triste pérdida de Dio, comentaba que para mí siempre fue un gran actor e intérprete, algo raro dentro de la escena del rock duro, donde hay una especie de prototipo de interpretación de los cantantes, igual y aburrida, recurriendo a los mismos tristes y aburridos clichés.

Exacto, es importante acompañar la interpretación con otros elementos. Lo que pasa es que esos elementos suelen estar fuera de contexto, porque estás pensado un paso más allá de lo que estás viviendo, tanto en lo musical como en la puesta en escena. Te van a mirar como de reojo, en plan ¿qué está pasando aquí?, y eso produce cierta inquietud en algunos y hasta rechazo en otros, porque no comprenden que se puede hacer algo distinto en el mundo del espectáculo.
En la vida hay que tener el valor de dar pasos, aportar a la comunidad para que seamos creativos. Estoy en contra del feminismo absurdo, mujer y hombre deben trabajar y avanzar en conjunto. Cualquier sexismo absurdo cierra puertas en lugar de abrirlas.
                                                                                                     

  - Quiero preguntarte por una canción de Templario, que es “Un Minuto Más”. Es una canción lenta y bonita a la que pienso que no se le hizo justicia. En otro momento, con otro tipo de promoción, esa canción hubiera sido un hit single.

Es una canción elegante. El disco en sí es muy elegante, y muy poderoso. Como te dije, todos en Santa éramos amigos, conocíamos nuestras historias y eso nos inspiraba. “Un Minuto Más” es como contar una parte de mi vida. Estoy de acuerdo en el potencial de la canción. Es más, creo incluso que en ese tiempo en Argentina hubiese triunfado. Por entonces allí empezaba a triunfar Rata Blanca, y ellos hacían ese tipo de sonido.
Es una canción más intimista, cuenta una historia. Habla de sentimientos, despedidas, encuentros. Muy profunda. Letra y música se compenetran, es una historia triste e intensa.

  - ¿Qué pasó con Santa?

Yo había cumplido un ciclo y sentía que debía regresar a mi país. Un grupo que está arrancando puede continuar si siente esas fuerzas  que te arraigan y te mantienen en la tierra. Yo en esos momentos no sentía esas fuerzas y necesitaba regresar, por cuestiones mías personales. Nos despedimos y cada uno siguió con su vida y sus cosas en la música. Fue una despedida muy emotiva, incomprensible para algunos y para otros, que estaban muy cerca de mí, bastante comprensible y real.

  - Mantuvisteis el contacto entre los miembros de Santa.

Estando en Buenos Aires me enteré del éxito de Jero con Saratoga. Perdí el contacto con Miguel Ángel. Con Bernardo nos hemos comunicado alguna vez, y con Diego perdí el contacto. Con quien más hablo y estamos más en contacto porque somos grandes amigos es con Jero.

  - Dentro de Templario me llaman especialmente la atención las composiciones que hiciste con Miguel Ángel. ¿Crees que hubo buena química? Os planteasteis colaborar juntos en algún otro proyecto.

Entre las diferentes químicas se crea una química vanguardista, y eso era lo que tenía Santa. Solo se imponían criterios que tuviesen un alto nivel de creatividad. A Miguel Ángel no lo he vuelto a ver. Antes de marcharme hicimos un par de canciones los dos, fuera del concepto de Santa, era otra cosa. Lo cierto es que estas dos canciones no llegamos ni a grabarlas, fue como una especie de prueba. Ya sabes, somos músicos y no podemos estarnos quietos.
                                                                                       

  - En España, en estos últimos años hay un revival de grupos de rock de los ochenta. Se ha planteado Santa la posibilidad de volver.

La verdad es que no. Con respecto al revival de los ochenta lo cierto es que es una moda que no me va mucho, ya vestí en su día de ese modo. Comprendo que las nuevas generaciones estén fascinadas con el revival. Me gusta pero como un componente nostálgico, los revival me gusta escucharlos, pero no volvería, no vuelvo atrás. Para colaborar o hacer un par de temas sería fantástico, pero solo eso.

  - Acabó Santa y empezó Encrucijada. Fue algo gradual. ¿Cómo sucedió?

Cuando Santa nos separamos en aquella cafetería fue por un tiempo, que resultaron ser años sin vernos. Me fui a Buenos Aires, seguí en contacto con la música, con amigos músicos que actuaban conmigo. Fui nominada en Argentina a los premios Ace como mejor vocalista. Aunque luego volví a Madrid porque sentía la necesidad, uno se puede “perder” en Madrid. Me encanta Buenos Aires, Argentina es mi país, pero extraño Madrid… y cuando estoy en Madrid extraño Buenos Aires, ja, ja.
Regresé a Madrid con la propuesta del sello Gasa. Afortunadamente dispuse de tiempo para instalarme y componer las canciones para este proyecto de Encrucijada. Tuve la fortuna de compartir el talento de grandes músicos incluso en la autoría de algunos temas, con Dennis Herman o David Bilton (guitarra de Roxy Music). Grabamos muy tranquilamente y fue muy productivo.
                                                                                      

  - En el disco nos encontramos un cambio musical. Más personal. ¿Era eso lo que realmente te apetecía hacer?

Si, siempre he hecho lo que de verdad quería hacer en cada momento, más allá del mayor o menor éxito que haya podido conseguir. Solo se vive una vez en la vida, y si uno no hace lo que siente de corazón ¿para que sirve?, no existes. Nunca he especulado, creo que podría haber sido más famosa de lo que soy pero nunca he podido manejar mis negocios, no me ha interesado, ja, ja. Solo he tenido dos managers en mi vida, lo demás ha sido a través de contactos. Esa persona que te ata a la tierra y te aconseja es la que te ayuda a tener una continuidad en este negocio. Pues en mi caso no fue así. Yo siempre he tenido los pies en el suelo, pero las alas demasiado grandes.
Lo ideal es encontrar a esa guía espiritual, esa persona creativa, que entiende tu arte pero que piensa además en el negocio musical. Es lícito querer vivir de lo que más te gusta hacer….y yo he podido lograrlo, con mucho esfuerzo, trabajo y gran ilusión

  - La canción “Sucedió” apareció en un recopilatorio llamado Stop The Army, editado en Suiza a favor del desarme.

 Sí, imagínate. Yo estaba en un garaje, en la casa de unos amigos músicos, donde ensayábamos. En medio de un maravilloso paisaje de sierra ibicenca, componiendo. Es un tema contra la represión militar argentina de los años 70 y principios de los 80. A los productores les pareció genial la temática. Este compilado se editó en Suiza, con músicos como Phil Manzanera, Nina Hagen, El Último De La Fila.

  - ¿Qué efecto pudo tener la inclusión de este tema en el recopilatorio como promoción para  Encrucijada como álbum?

Tuvo mucha repercusión en Suiza, una cierta repercusión en otros países de centro Europa. A todo esto yo me vuelvo a ir, estoy en Argentina mientras esto ocurre, con lo que sigo sin enterarme nuevamente. El productor del disco me informó más adelante que se había hecho un gran festival para presentar este disco, con algunas de las bandas que participaron. Esto ocurrió en los primeros 90, yo me encontraba en Argentina, presentando Encrucijada a los medios de comunicación.

  - Otra canción es “El Tamborilero”, que es un villancico.

Esta canción no se editó, no apareció en el Cd. Susie Quatro había hecho una muy linda versión del tamborilero. Me impactó esta versión y por eso me decidí a hacerla, preparamos unos arreglos con Dennis y Herman para esta canción. A mí me gustaba mucho más la versión de Susie que el original. Era una música distinta que a mi entender estaba fuera del contexto que representaba Encrucijada, por eso la dejamos fuera.

  - ¿Hubo presentación del disco? ¿Como llevasteis Encrucijada al público?

Se presentó en el Festival Iberoamericano de Rock, en Huelva. Con grandes músicos como Luís Cruz, Juan Revilla (que ahora está en nuestro nuevo proyecto Onliryca), o José Casado a la guitarra.

  - ¿Encrucijada era una banda o el proyecto de Leonor Marchesi?

Era más un proyecto personal mío, que me hizo regresar a Argentina, pues fue editado por DG discos, y por el cual fui nominada por los premio ACE de la música (asociación Critica y Espectáculos). Con  Rosas de Metal  regresé a Madrid y contacté nuevamente con Juan (Revilla) para componer nuevas canciones.
Entonces fuimos a los estudios Monte Príncipe de Madrid y registramos el nuevo disco, Rosas De Metal, con Juan  en la guitarra, los arreglos y compartiendo composición. El propio Juan fue también nuestro director musical. Tocaron además músicos como Lichis (La Cabra Mecánica) o Juan Carlos Arellano a la batería. Rosas De Metal se editó en Polygram INTERDIS.
                                                                                            

  - ¿Hay una evolución de Encrucijada a Rosas De Metal?

Uno siempre va avanzando, sobre todo en el crecimiento de cómo sentimos la vida, eso se plasma en el sonido. Con esencias rock sin embargo el sonido difiere en función de la experiencia vital. Es como una huella que te marca el camino del crecimiento como ser humano, y eso trasciende en el arte. Hay una especie de equilibrio. Rosas es una entidad sonora. Los arreglos de Juan le dan un toque de personalidad magnífico.
Rosas De Metal se presentó en el Teatro Ateneo de Buenos Aires. Repasamos Púrpura (en Argentina se considera algo así como música de culto). Por cierto, me enteré de la muerte de Azucena estando en Buenos Aires, y sentí mucha pena por ella. Cuando una artista se muere se pierde el equilibrio de la naturaleza. Con la guía adecuada podría haber seguido avanzando como artista. Supe que le habían hecho un homenaje y, bueno, tengo sentimientos contrapuestos. No estoy de acuerdo, en general, con los homenajes que se les hacen a los artistas cuando ya no están para disfrutarlos. Debería ser un festejo para celebrar con alguien que está vivo y entre nosotros, ahí sí. Cuando ya no están debemos dejar que descansen y huir de toda especulación. Lo ideal son los homenajes en vida.
No podemos vivir del pasado, igual que los premios. En el fondo no significan nada. En el fondo lo que nos queda es el trabajo intenso en cada instante vital de tu existencia. Uno es todo lo que será en cada instante, como decía Oscar Wilde.

  - ¿Qué nos puedes decir de tus letras? Si me permites las veo como autobiográficas.

Lo son, Los artistas volcamos en nuestro arte parte de nuestro espíritu y nuestro corazón. Hay temas como “Flores Negras”, que está entre la vida y la muerte, fue una época muy difícil a nivel humano y espiritual, con mucha confusión. Yo creo que el amor mueve montañas, pero en esa época el amor no movía nada. Estaba en una especie de vacío, pude salir, pero lo hice a través de la música, así que “Flores Negras” son hoy flores blancas. Fue como un momento oscuro en mi vida. Y yo volqué ese desencanto en mi arte, algo así como hizo el escritor Rimbaud, con ese toque de desasosiego.

  - Hay un verso en la canción “Lisboa” que dice “huellas, todos tenemos alguna señal”.

Cierto, todos tenemos esas experiencias que nos marcan, nos dejan huellas. Y los artistas tenemos la capacidad de transformar esas huellas, el veneno en medicina. Esta canción es una experiencia personal, literalmente me perdí en Lisboa.
Para mí las letras son una parte importante en la canción. El sentido y la melodía. Es una poderosa arma de comunicación el micrófono. Con Juan Revilla compatibilizamos en llevar emociones hacia el exterior en formato sonido, expresión sensible.

  - ¿Hay otras formas de arte que te llamen la atención?

El arte en general me atrae. La pintura o el teatro. Tengo muchos amigos pintores. Toda manifestación artística que me conmueva y me inspire me interesa. Una buena película o un buen libro, cualquier manifestación enriquece tu cuerpo y espíritu. La lectura sirve además de inspiración a la hora de componer letras. Patty Smyth va a todos los lados con su libro para citar y apuntar ideas.

  - Cuéntanos que pasó después de Rosas De Metal.

Se editó en Argentina. Estuve bastante tiempo allí de promoción. El disco se presentó en el Teatro Ateneo de Buenos Aires, me  acompañaron Carlos Lucena a la guitarra, Roxana Truccolo al teclado y voces, Pablo Maturana a la batería, Daniel Leonetti al bajo, y con Marcelo Montesano como teclista invitado.
Luego regresé a Madrid para trabajar con Juan en un proyecto independiente que acabó siendo Onliryca, que es una propuesta basada en sonidos étnicos, con tintes góticos y una base de rock contundente. También lo alterné con estudios de Musicoterapia.
                                                                               

  - Háblanos de la Musicoterapia. Creo que estás escribiendo un libro sobre el tema.

Bueno, cursé estudios de Musicoterapia y voz. Esto fue en Argentina y empecé a escribir este libro, que tiene un enfoque más interior, ahonda en el estudio de la voz humana, de la metafísica y la metamúsica. El caso es que estoy escribiendo los últimos capítulos, pero me está costando mucho acabarlo porque no quiero desprenderme de él, es como una parte muy importante de mi vida. Pero tengo el propósito de acabarlo este año. Estoy en contacto con algunos editores y me gustaría publicarlo en España y Argentina.

  - Espero entonces que nos mantengas informados. No se si conoces un libro de Luís Blanco que se llama ¿Llegaré A Esa Nota? Es muy apreciado en nuestro club de fans y ahonda en las técnicas vocales a través de entrevistas con cantantes.

Me interesa…y me interiorizaré.
                                                           
  - Ahora cuéntanos un poco como va vuestro nuevo grupo, Onliryca.

La semilla Onliryca toma forma en Buenos Aires pero nace y crece en Madrid, con Juan Revilla compartiendo composición y ocupándose de arreglos, sintetizadores,  programación, guitarra…los músicos que actualmente lo componen, son Gustavo Segura a la batería (Barilari…), Cecilio Sánchez en la guitarra (Ankhara), Daniel Melián al bajo (Ebony Ark), y Diego a los teclados. Se grabó en los estudios New Life de Madrid. A su vez presentamos algunas canciones en la sala  La Riviera, como invitados en el festival Bicentenario Rock.
                                               
  - ¿En que momento del proceso de grabación está el disco Reloj de Arena?

Ahora mismo está en proceso de masterización. Pensamos sacarlo pronto con un sello independiente. Juan tiene la intención de viajar a Argentina, para negociar la edición del disco allí. También tenemos pensado hacer una gira por Buenos Aires. Previamente a esto, cuando ya esté todo cerrado y preparado, tenemos pensado presentarlo en Madrid y actuar en festivales.

  - Espero que nos tengáis informados de vuestros pasos. Hace tiempo actuasteis en Alcorcón. ¿Qué nos puedes contar de esa actuación?

Vinieron a vernos muchos amigos nuestros, Jero y su banda (Santelmo) asistieron. También gente de prensa y amigos que hacía tiempo no veíamos.  Lo recuerdo como un concierto intenso. CON MUCHAS EMOCIONES.

  - ¿Porqué el nombre de Onliryca?

Porque representa todos los elementos que nos gustan. “On” significa encender, se enciende la llama de la música, de la lírica como texto creativo, la letra, el mensaje literario a través de la música. La letra y la música son igual de importantes, son dos fuerzas poderosas de comunicación. Más todo lo teatral que se pueda hacer sobre el escenario,  Todo con elegancia  y mucha energía rock
Se trata de enviar un mensaje sincero. Onliryca está involucrada con el mundo en que vivimos. “Reloj de Arena” habla de los problemas bélicos de Oriente Medio. Otro tema, “Para El Alma”  cita a grandes poetas hispano hablantes como Borges, Neruda o Machado. Otro es una versión a Juana Azurduy, representativo de la valentía de una mujer que luchó contra los invasores en la época de la colonia, es un tema de Ariel Ramírez, gran músico, pianista Argentino. Hemos buscado un sonido étnico, rock, gótico, contundente y muy vital. También hay una versión de un tema de Rosas de Metal, “Voces Místicas” (de Juan Revilla) que habla de los indígenas de todo el mundo, danzando en la noche y defendiendo su tierra y su cultura.

  - ¿Cómo os gustaría presentar en directo vuestra propuesta?

Vamos a hacer la presentación en Madrid cuando cerremos la masterización. Nos gustaría presentarlo en festivales de verano, a su vez queremos buscar lugares más íntimos, también presentarlo de manera conjunta con otros grupos.
Dado que es una propuesta nueva, por un lado tenemos que intentar fidelizar a la gente y, por otro, mostrar un proyecto nuevo en sonido dentro del rock. Es un nuevo reto.

  - Para terminar. Qué nos puedes contar de la página web.

Va a salir el Myspace. En estos días empezará a funcionar una web. El nombre es Onliryca, y la página se está perfilando desde Australia, de la mano de Ricardo Salienski, diseñador gráfico y buen amigo nuestro. 
La página oficial es Onliryca – Oficial Facebook.

                                  
  - Me gustaría preguntarte tu opinión sobre algunos cantantes, muchos de la saga Purple. Se trata de que nos des un breve flash sobre ellos:

 - Ronnie Dio: Un referente para lo que vino después.

 - Ian Gillan: Su timbre es más agudo, estridente y hacia arriba. Otro gran referente que lo es y lo seguirá siendo.

 - Lorena McKennitt: Con voz de mezzo soprano, con una frecuencia de sentimiento muy profundo. Más allá de su técnica vocal es una mujer que transmite, que es de lo que se trata en el fondo.

 - Glenn Hughes: Otro referente, un hito. Dentro de los timbres rotos y agudos, su voz tiene además mucho cuerpo y potencia. Marca un estilo.

 - Paul Rodgers: Estilo más íntimo. Maneja muy bien los graves,  Es un ejemplo de transmisión de personalidad a través de una buena voz.

 - James Brown: Las notas graves, oscuras, de los cantantes de color son su parte visceral y envuelven. Las notas agudas hay que pensarlas más y llegan a las emociones subjetivas, las graves llegan a nuestra parte primitiva, visceral.

De estos temas y muchos más hablo en las clases de canto que imparto a mis alumnos de Sonora, Majadahonda. Una experiencia  muy enriquecedora a nivel personal.

  - Gracias Leonor, ha sido un absoluto placer. Si hay algo más que quieras comentar para acabar.

El placer ha sido mío, me siento muy feliz de haber podido participar de este encuentro con vosotros. Que la ilusión nunca os abandone, hemos venido a esta vida para ser felices. Hay que realimentarse de las cosas positivas, que ya hay bastante negativo en el mundo. Hay que transformar el veneno en medicina y creer en lo que uno hace. Onliryca enciende su luz porque la quiere compartir con todos vosotros.
                                            


N de R: Para los que estéis interesados, Leonor imparte clases de canto en los locales Sonora de Majadahonda (Madrid). Para más información: 

                                              Info@sonoramajadahonda.com